DESCARGA(lunes 31): aquà o también por aquà http://www.mediafire.com/file/usxbb41ye9t2uhi/perd200831.mp3/file
Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Perdidos en el Espacio | 22:00 hrs por Radio Universidad de Chile
Tanta música nueva, tan breve la existencia para darse cuenta.
DESCARGA(lunes 31): aquà o también por aquà http://www.mediafire.com/file/usxbb41ye9t2uhi/perd200831.mp3/file
Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Bitácora cumpleañera, 25 años: “Esto no está pasando, yo no estoy aquÃ…“, como en la lÃrica del tema “How to dissapear completely†de los Radiohead.
Nos hubiera gustado y no nos hubiera gustado que las cosas siguieran igual, pero en la antigua normalidad habÃamos empezado a cranear y gestar un gran cumpleaños de Perdidos en el Espacio, las ideas se estaban desarrollando muy bien, pero el destino quiso otra cosa y está bien, las energÃas debÃan ir en otro sentido. Perdidos ha sido siempre, desde sus inicios, un medio para difundir estilos de músicas que poco o nada cabida tenÃan en los medios. Internet ya estaba empezando a ser algo masivo, pero aun asÃ, generar una masa crÃtica en términos de conocimiento musical no se genera de un dÃa para otro. Estamos seguros que en algo ha contribuido este programa radial.
En la sesión de hoy, como en la generalidad de este programa, promoveremos nuevas creaciones y hoy se repetirán varios nombres que han tapizado el ideario de Perdidos en el Espacio, aquà va la reseña de cada uno de ellos.
Artista: SONIC BOOM
Disco: All Things Being Equal
Sello: Carpark
Año: 2020
Del sitio : “https://www.indierocks.mx: “El ensoñador paseo de Sonic Boom 30 años después. Peter Kember, también conocido como Sonic Boom, no escuchó Psychocandy por años por todos los artÃculos que comparaban la música que hacÃa The Jesus and Mary Chain con la música en la que participaba. En aquel entonces, junto a Jason Pierce formaba Spacemen 3. La primera asociación mental con el proyecto tiene que ver con las drogas. Tal vez porque nunca negaron su uso, incluso lo promovieron. Bastan algunas escuchadas para saber que algo hay de viajeros trascendentales en lo que hacÃan y también basta con leer la frase que se convirtió en una especie de motto: “Taking drugs to make music to take drugs toâ€. The Jesus and Mary Chain quizá tenÃan algo que ver con Spacemen 3. Ambos usaban distorsiones, feedback y tenÃan ambientes envolventes en sus canciones. Tal vez algo habÃa de razón en ello, pero por aquel entonces Peter Kember parecÃa tener una personalidad diferente que lo hacÃa reacio a encontrar similitudes. ¿Era combativo? ¿Era arrogante? Lo que es cierto es que algo sucedió, Spacemen 3 se separó y fue entonces cuando comenzó la etapa de Kember en solitario. Spectrum o Experimental Audio Research (E.A.R.) se transformaron en sus nombres artÃsticos. Por algún tiempo, Sonic Boom quedó resguardado en la memoria de los que disfrutaban de Spacemen 3. Pero la relación con la música nunca se detuvo. En sus manos estuvieron trabajos de co-producción para su buen amigo Panda Bear o el Congratulations de MGMT, que tenÃa la complicada labor de definir la personalidad de la banda después de un álbum que se convirtió en un éxito mundial. Tres décadas habÃan pasado desde que Sonic Boom lanzara un álbum bajo ese nombre y, el 2020, vio nacer el All Things Being Equalâ€.
Artista: WINDY & CARL
Disco: Allegiance and ConVIction
Sello: Kranky
Año: 2020
Allegiance and Conviction es el primer álbum de Windy and Carl desde We Will Always Be de 2012. Se han perdido sus fascinantes murmullos, encantadores drones de guitarra y letras poéticas, pero estos elementos hacen un bienvenido regreso en Allegiance and Conviction. El dúo ha estado creando música del espacio interior durante décadas, y esta, lanzada en Kranky el 27 de marzo, tardó seis años en hacerse. El enfoque reflexivo de Windy y Carl para el diseño de sonido ha dado sus frutos, porque el disco brilla con una luz hermosa y delgada. La cantidad de tiempo que pasaron en el álbum es indicativo de un enfoque afectuoso, y esto también brilla. El trabajo con drones es fantástico, y las reflexiones lÃricas de Windy Weber ayudan a abrir el sonido aún más, equilibrando el sonido simétrico y delicado y sus alargamientos instrumentales con canciones más lÃricas basadas en letras que envuelven las texturas transparentes de la guitarra. Los claros tonos de la guitarra eléctrica están impregnados de una luz frágil, que brilla sobre la superficie de la voz como la luz del sol en una hoja, y su tono se vuelve transparente. Las letras de Weber son palabras de lanzamiento, y las progresiones de acordes cambiantes, onduladas con grandes cantidades de retraso y reverberación, revelan maravillas a cada paso. Al transformarse para alcanzar momentos cada vez más brillantes y pasar a través de secuencias brillantes, la guitarra ayuda a crear otra galaxia, un conjunto más Ãntimo de estrellas para la imaginación, parpadeando y brillando solo cuando los ojos se cierran. Como siempre, su música te lleva a otro lugar.
Artista: RUSTIN MAN
Disco: Clockdust
Sello: Domino
Año: 2020
Del sitio : http://www.rockdelux.com :â€La preciosa portada reproduce el vestuario del “Ballet triádico†que el pintor, escultor, diseñador y coreógrafo Oskar Schlemmer creó en 1922 para la escuela Bauhaus y cuyas formas geométricas revolucionaron la danza e influenciaron enormemente a David Bowie. Y este, en su versión crepuscular, también deja profunda huella en Paul Webb, aka Rustin Man, el ex bajista de Talk Talk, como se puede comprobar en el primer single de “Clockdustâ€, “Jackie’s Roomâ€. Ha cambiado el tono sepia de la foto original por uno verdoso, igualmente adecuado para ilustrar nueve temas que, según su autor, parten de la idea de convertir el disco en un antiguo musical, largo tiempo olvidado; una pelÃcula en blanco y negro de los años cuarenta, cuyos sonidos de fondo inspiran las letras, a la manera como un cineasta escribe los diálogos. Y no solo la escuela Bauhaus, sino también el cabaré berlinés de Kurt Weill ejerce una enorme influencia en el segundo single, “Kinky Livingâ€. Además, el uso de instrumentos percutivos curiosos, como el kokoriko o el okónkolo, ayuda a dar una atmosfera irreal y lynchiana a “Rubicon Songâ€. Las canciones fueron registradas con la ayuda de su inseparable colega, el baterÃa Lee Harris, en las mismas sesiones que dieron lugar al anterior “Drift Code†(2019), diecisiete años después de su aclamado debut “Out Of Season†(2002) junto con Beth Gibbons. Sofisticado y emocionante, con arreglos orquestales que abrevan en el jazz en un “Old Flamingo†en la estela del mejor Robert Wyatt, escorándose al dub cinemático y experimental en “Night In Evening Cityâ€, sin renunciar a cierta grandilocuencia progresiva, como la que culmina “Man With A Remedyâ€, ni a una gravedad existencial que en “Carousel Days†alcanza el lirismo de Peter Hammill y en “Gold & Tinsel†las maneras de un crooner en modo torch song.
Artista: JULIANNA BARWICK
Disco: Healing Is A Miracle
Sello: Ninja Tune
Año: 2020
Lo que siempre ha hecho que la música de Julianna Barwick sea tan especial es la forma en que utiliza los métodos de composición electrónica (bucles, capas, reverberación) para construir un espacio arquitectónico a partir del primer y más innato instrumento humano: la voz. Aunque escribe en el lenguaje de la música electrónica, evoca la grandeza del post-rock y tiene un enfoque del tiempo que recuerda a la música ambiental, utiliza la intimidad de la voz en toda su extensión, siendo el resultado final algo que a la vez es extraño. y accesible. Esta combinación contradictoria hace que la música sea relajante y francamente espiritual. Dada la calidad casi religiosa de la música, se podrÃa decir que el tÃtulo de su nuevo disco, Healing Is a Miracle, está en la nariz. Y, sin embargo, el disco más nuevo de Barwick es, en muchos sentidos, una desviación de su sonido tal como lo conocemos de discos magistrales como Nepenthe de 2013 y The Magic Place de 2011, aunque hay algo asà como una lÃnea directa en las texturas de sintetizador más atrevidas de su álbum más reciente Voluntad de 2016. En muchos sentidos, Healing Is a Miracle es menos Ãntima que sus discos anteriores, optando por un sonido más grande, más variado y más directo.
Artista: JOHANN JOHANNSSON & YAIR ELAZAR GLOTMAN
Disco: Last and First Men
Sello: Deutsche Grammophon
Año: 2020
Del sitio : “http://www.rockdelux.com “Aunque no lo sabemos con seguridad –es probable que todavÃa existan trabajos inéditos en el disco duro, entre ellos quizá la partitura fallida para “Blade Runner 2049†(Denis Villeneuve, 2017)–, este póstumo “Last And First Men†pondrÃa por ahora el broche final a la prolÃfica carrera del compositor Jóhann Gunnar Johánnsson (1969-2018), prematuramente fallecido a los 48 años. Un artista titánico cuya creatividad voraz lo llevó a dirigir la adaptación fÃlmica, incluida como Blu-ray en la edición que manejamos, de la utopÃa escrita en 1930 por Olaf Stapledon (1886-1950) –aquà se conoce como “La última y la primera humanidadâ€â€“, influyente autor británico de ciencia ficción coetáneo del más popular H. G. Wells. La actriz Tilda Swinton, que no comparece en el disco pero sà en la filmación, narra la peripecia humana que un optimista Stapledon da por concluida transcurridos dos mil millones de años con una última especie humana filosófica, inmortal y telepática. Jóhannsson utiliza la arquitectura brutalista de la Yugoslavia de Tito para conformar junto con el músico electroacústico israelà afincado en BerlÃn Yair Elazar Glotman una sobrecogedora fantasÃa visual reforzada con la inquietante aleación tonal de su banda sonora. Piezas puntualmente melódicas (“The Navigatorsâ€) dotadas de la habitual expresividad clasicista, austera y visceral del compositor islandés, entre lo orgánico y lo artificial, lo real y lo irreal, entre lo material y lo inmaterial.â€
::::::
DESCARGA(lunes 29): aquà o http://www.mediafire.com/file/lgahyw48qh2waho/perd190729.mp3/file
Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Bitácora: Hoy una sesión para poner en guardia al oÃdo más chúcaro. Partiremos con una investigadora en sonidos, luego el 50% de los sobrevivientes de Talk Talk vuelven a editar algo juntos. Nos iremos a la Francia futurista de mediados de los 70s, nos iremos luego al Ãfrica contemporánea experimental, vagaremos por un movimiento llamado vaporwave y cerraremos con un suizo que solo quiere dejar desconfigurado tu oÃdo medio.
Artista: MYRIAM BLEAU
Disco: Lumens & Profits
Sello: Where To Now?
Año: 2019
Del sitio http://www.mutek.org : “La práctica electrónica hÃbrida de Myriam Bleau integra ritmos constantes y melodÃas semi-reconocibles en atmósferas electroacústicas abstractas. Sus creaciones, incluida su reciente colaboración con el artista virtual LaTurbo Avedon, investigan los espacios entre los objetos, los intérpretes y las expectativas que tenemos de ellos mientras observamos cómo sus gestos y expresiones audiovisuales cambian y fluyen. Unificando su background de multi-instrumentista (violonchelo, guitarra y piano junto a instrumentos de su propia creación) con arte audiovisual, Bleau crea instalaciones de sonido e interfaces musicales especÃficas para la performance que a menudo se mueven más allá de la pantalla; sistemas complejos que le permiten explorar los lÃmites entre el rendimiento musical y las artes digitales. Ha construido tapas acrÃlicas con iluminación musical incrustada y las hizo girar como platos giradiscos, creó un gran instrumento de caja de música que reproduce fragmentos de vinilo grabado apilados horizontalmente, ha roto copas de vino dejando que los pedazos vibren en su música propia y orquestó la electricidad unas bombillas incandescentes.
Artista: RUSTIN MAN
Disco: Drift Code
Sello: Domino Recording Co
Año: 2019
Del sitio https://www.mondosonoro.com “Paul Webb regresa con su aka Rustin Man tras doce años de silencio, tiempo que ha dedicado a la composición de este nuevo trabajo con mucha calma; un “Drift Code†en el que presenta sus nuevos temas, en esta ocasión sin la (deliciosa) voz de Beth Gibbons (Portishead), ocupándose asà él de las tareas vocales, aparte de tocar casi todos los instrumentos que uno puede escuchar en el disco, salvo la baterÃa, tarea de la que se ocupa con mucho tino el gran Lee Harris, su ex compañero del grupo Talk Talk. Las nueve canciones que componen este disco fueron creadas a lo largo de esos doce años con paciencia, grabando poco a poco todos los instrumentos a su aire, sin que la frescura y originalidad del disco se vean resentidas, ya que casi todos los temas tienen un componente atemporal que los cohesiona para crear un bloque musical y lÃrico que acaban por dar un resultado tan soberbio que no tiene nada que envidiar a su anterior trabajo. Post-rock, jazz, rock, ambientes sepias para una B.S.O imaginaria y hasta música de vodevil conviven en armonÃa en el disco, un poco como lo que solÃa hacer con Talk Talk, arrancando con un sutil “Vanishing Heart†que ya va dejando entrever lo que se avecina, con esa voz lánguida pero con sentimiento de Webb que se ve arropada por la baterÃa de Harris y poco a poco van uniéndose un rasgueo de guitarra sutil y un bajo, completando el tema con pocos elementos e introduciéndonos al disco con mucha clase. “Judgement Train†comienza con una guitarra haciendo el efecto twang que deja un poso vetusto, pero con mucha clase y que recuerda a alguna de las versiones de temas de los años cincuenta que se marcaba Mark Lanegan hace no mucho tiempo, pero en esta ocasión con un toque especial, más emo e intensoâ€.
Artista: DOMINIQUE GUIOT
Disco: l’univers de la mer
Sello: Auvidis / We Release Whatever The Fuck We Want Records
Año: 1979/ 2019
L’Univers De La Mer fue compuesto completamente por Guiot usando un Mellotron, un Minimoog, un clavinet, un órgano y una guitarra. Sus doce temas “navegan desde piezas de meditación escénica (‘Wind Surf Ballad’), a electrónica medieval (‘Une Ballade Pour Une Goélette’), jazz suave (‘Les Deux Poissons’), folk de fantasÃa (‘L’Univers “De La Mer ‘), e incluso increÃbles vibraciones de Sega Mega-CD (‘ La Danse Des Méduses ‘) – pintando en conjunto un mundo fascinante de magia misteriosa y sensualidad subacuática. La portada surrealista de ciencia ficción es creada por el artista Jacques Wyrs, quien también diseñó las mangas para Picture Music de Klaus Schulze, Eloy´s Floating, Le Cimetière Des Arlequins de Ange y la reedición de 1974 de Larry Coryell’s Spaces. Dominique Guiot de Francia, compone música para capturar el lado más sereno de la música electrónica. Dejando atrás el majestuoso sonido sinfónico del dÃa para un sonido más lento y de ritmo lento que a veces se siente muy orgánico.
Artista: Varios (FRKTL, Ahmed Saleh, Victor Gama y más)
Disco Anthology of contemporary music from Africa continent:
Sello: Unexplained Sounds Group
Año: 2019
La música africana es tan diversa como la topografÃa de la propia tierra, y se dice que está compuesta literalmente por miles de estilos musicales diferentes. Pero muchos expertos de la música regional tienden a separar la música africana en dos grupos distintos: la música del norte de Ãfrica, que es fuertemente árabe e islámica, y la música del negro africano, o la que está centralizada en las regiones occidental, central y subsahariana de Ãfrica. Muchos músicos occidentales icónicos han incorporado instrumentación africana, ideas e ideales a su música. Y, en última instancia, hay una variedad casi infinita de formas musicales, la mayorÃa de las cuales, en algún nivel, se han producido como resultado de la música africana, o han sido influenciadas por eso. Si los instrumentos occidentales han evolucionado a partir de antiguos modelos africanos, o si hemos adoptado nuestro conocimiento en términos de ritmos y ritmos cruzados, diversos patrones de escala y la evolución básica de la melodÃa y la armonÃa, la música occidental sin duda tiene una deuda de gratitud inconmensurable para los africanos. Pueblos por su sabidurÃa, perspicacia y creatividad.
Artista: NEW DREAMS LTD.
Disco: Sleepline
Sello: PrismCorp/Aguirre
Año: 2016/2018
Nuevo álbum de la pionera de vaporwave Ramona Vektroid, también conocida como Floral Shoppe aka Macintosh Plus.
“Vektroid (Ramona Xavier) es un músico y artista electrónico residente en Portland, pero su reputación se ha basado casi por completo en su presencia virtual hipertextual. Sleepline (lanzado desde el proyecto de nombre New Dreams Ltd.), juega en el espacio liminal entre los estados de conciencia, induciendo una calidad borrosa y deteriorada que contrasta con la estética de alta definición de Shader Complete. Fue escrito en el invierno 2013-2014, pero no tuvo un lanzamiento oficial hasta el 2016. Originalmente concebido como una secuela del Tapiz Sagrado llamada Transcontinente, el álbum vio a Xavier regresar a sus tácticas plundofónicas, girando y lanzando lo que suena como décadas. -los antiguos comerciales japoneses. Esta vez, Xavier buscó material de origen que pudiera caer más fácilmente en un uso justo, intentando cerrar la brecha estética entre sus trabajos al poner en primer plano sus técnicas de edición tanto como a la transformación del material de origen “.
Artista: RUEDI HAUSERMANN
Disco: Galerie Randolph
Sello: Unit Records / Black Truffle
Año: 1995/2019
Un favorito personal de Oren Ambarchi y Jim O’Rourke reaparece en vinilo por primera vez, presentando los experimentos de jazz vanguardista, aunque poco conocidos, del compositor y director de teatro suizo Rudi Häusermann.
“Black Truffle presenta la primera reedición de Galerie Randolph de Ruedi Häusermann, una obra maestra del multi-tracking en solitario lanzado originalmente en CD por Unit Records en 1995. Nació en 1948 y reside en la ciudad suiza medieval de Lenzburg, y prácticamente desconocida fuera del mundo de habla alemana, Häusermann es un multi-instrumentista y compositor enormemente prolÃfico que trabaja principalmente en el medio de la música-teatro absurdo. Un virtuoso jugador de viento e improvisador libre que también compone para la instrumentación clásica tradicional, su trabajo se caracteriza por un humor sutilmente surrealista y la improbable combinación de una técnica extendida e ideas melódicas simples, a veces casi infantiles. Llamada asà por su sala de ensayo en Lenzburg, Galerie Randolph usa una enorme variedad de instrumentos para elaborar una obra de visión compositiva singular. Cada una de las doce piezas comienza con los mismos dos elementos: un mareo, una dispersión de los tonos tocados en un artilugio hecho en casa que se extiende dos cuerdas de guitarra entre la parte superior del saxofón alto de Häusermann y una copa amplificada, y una serie de acordes de bloques incómodos sonaban Sobre acordeón y cañas. En cada pieza, estos dos elementos (cuyo tono aumenta gradualmente a lo largo del registro) se complementan con material completamente diferente, todo ello interpretado por Häusermann.
:::::