DESCARGA(lunes 11): aquí o https://www.mediafire.com/perd220711.mp3/
Emisión en línea a través de Podomatic … esto significa en línea, sin necesidad de bajarlos al computador
Perdidos en el Espacio | 22:00 hrs por Radio Universidad de Chile
Tanta música nueva, tan breve la existencia para darse cuenta.
DESCARGA(lunes 11): aquí o https://www.mediafire.com/perd220711.mp3/
Emisión en línea a través de Podomatic … esto significa en línea, sin necesidad de bajarlos al computador
(Las RRSS de Perdidos son:
Instagram: @perdidosenelespacio2003
Facebook: https://www.facebook.com/groups/33296420087
twitter: #jaimebaeza
y se puede escuchar en línea a las 22:00 hrs los lunes (GMT+5) por https://radio.uchile.cl/senal-en-vivo/)
Bitácora: Motivo para pedirle un “¡¡cásate conmigo!!” a Liz Harris, otro aporte en exclusiva del sello francés WWS, fusiones poco probables en el tercer bloque, una pianista que se toma una iglesia en la Riviera suiza, un neozelandés inspirador de los Cocteau Twins y MBV y cerramos con músicas casi sacras.
Artista: STEPHEN
Disco: Radar of Small Dogs
Sello: Flying Nun / Yellow electric
Año: 1988 / 2021
Los fanáticos del indie pop de Nueva Zelanda, The Clean, siempre serán una inclusión esencial en cualquier colección, pero mucho menos efusiva es la banda de corta duración de David Kilgour, Stephen. La banda se formó durante una pausa de The Clean, aunque en ese momento no parecía que Kilgour tuviera planes de revivir su grupo más famoso. Stephen fue un intento para él de ocupar un lugar más secundario, compartiendo tareas de composición de canciones con Alf Danielson (Goblin Mix) y más tarde con Steve Kilroy. La banda fue concebida como un ambiente un poco relajado después de las altas expectativas depositadas en The Clean, y se refleja en su alegre kiwi-pop. “The Radar of Small Dogs” se compiló y reeditó anteriormente, primero en Flying Nun y luego como una edición de etiqueta blanca de tirada corta para Joyful Noise, pero esta vez apareció como una reedición para el sello Yellow Electric de Grouper con nuevo arte, notas del transatlántico y fotografías originales. A veces, las reediciones esenciales aparecen en los lugares más inesperados.
Ahhh, no son muchas las veces que me cuesta seleccionar unos tres temas por sobre el resto, este caso es de esos pocos que me requetecostó, casi todas las canciones son gemas.
Artista: PIERRE BAROUH & THE SARAVAH SOUND
Disco: Jazz, Samba and Other Hallucinatory Grooves
Sello: We want sounds
Año: 2022
Wewantsounds se complace en presentar la primera retrospectiva en vinilo de Saravah Records, uno de los sellos franceses más influyentes fundado en París por el cantante, compositor y productor Pierre Barouh en 1966. Con Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Alfred Panou y muchas pistas raras reeditadas en vinilo por primera vez, el set da una idea del sonido maravilloso y de forma libre del sello entre 1965 y 1976. Supervisado por el hijo de Pierre Barouh e historiador de Saravah, Benjamin Barouh, el set Gatefold de 2 LP viene con un 4p inserto con notas (inglés/francés) de Benjamin más una entrevista exclusiva del socio de Barouh, Fernand Boruso, realizada por Jacques Denis, que cuenta anécdotas fascinantes sobre la etiqueta.
Pierre Barouh es una leyenda en Francia. Un talentoso cantante en los años 60, se convirtió en un ícono con la película de Claude Lelouch “Un Homme et Une Femme” en 1966 que lo convirtió en una estrella. De hecho, en 1965 mientras estaba en Brasil, ante la insistencia de Vinicius de Moraes, grabó la versión francesa de ‘Samba de Bênção’ con Baden Powell en una revox, retituló ‘Samba Saravah’ y se la puso a su amigo Lelouch, de quien se enamoró. la canción y decidió usarla en la película. Barouh interpreta a su propio personaje en él y también escribió la partitura con el compositor Francis Lai. El resto es historia: la película y la partitura se convirtieron en grandes éxitos. Pero en lugar de sacar provecho de este éxito, Barouh decidió convertir Saravah Publishing en un sello y estudio de grabación con su viejo amigo y socio Fernand Boruso para desarrollar proyectos de una manera verdaderamente independiente y original.
A través de sus conexiones cinematográficas, llegaron Brigitte Fontaine y Jacques Higelin, quienes ya estaban dejando su huella en el underground francés y habían grabado ‘Cet Enfant Que Je T’avais Fait’ para la película de 1968 “Les Encerclés”. Saravah los contrató en el acto y la canción, arreglada por Jean Claude Vannier, que se convertiría en un clásico de culto, apareció en el exitoso LP debut de Fontaine, “Brigitte Fontaine Est… Folle”. Fontaine continuaría grabando varios álbumes para Saravah, a menudo con su pareja Areski Belkacem, incluido “Comme A La Radio” en 1969 con Art Ensemble of Chicago. Estos últimos también aparecen en ‘Mystifying Mama’ de Marva Broome y ‘Je Suis Un Sauvage’ de Alfred Panou, un actor y cantante africano que había trabajado con Jean-Luc Godard.
Artista: OLIVER DOERELL / JAWAD SALKHORDEH
Disco: [Saje]
Sello: Sonic Pieces
Año: 2021
El sello berlinés Sonic Pieces está dedicado a un sonido piolísimo, como también lo representa el nuevo LP »Companion« de Otto A. Totland, que comprende composiciones suaves, casi devotas, para piano solo. Pero con » Saje « también ofrece un hogar para un emocionante arreglo experimental transcultural: Oliver Doerell y Jawad Salkhordeh reúnen los instrumentos de la música persa tradicional con emocionantes sonidos electrónicos. Un disco rico en todos los aspectos. Oliver Doerell nació en Bruselas, Bélgica en 1969. Vive y trabaja en Berlín desde 1990, donde desarrolló su propia expresión musical. Es miembro fundador de Dictaphone, SWOD y Cummi Flu, además de componer música para películas y proyectos de danza/teatro. Ha tocado en conciertos por todo el mundo. Oliver Doerell de Dictaphone parte el pan con el percusionista iraní Jawad Salkhordeh, encontrando un punto de encuentro creativo entre las tradiciones clásicas orientales y occidentales, incorporando elementos de jazz y experimentación electroacústica. Filete.
Artista: DELPHINE DORA
Disco: In Illo Tempore (en ese tiempo)
Sello: Sloow Tapes
Año: 2022
Delphine Dora es una música, compositora e improvisadora de Francia. Su música iconoclasta puede leerse como una obra de cartografía personal, basada en un enfoque intuitivo de la composición y nutrida de múltiples enfoques. Desde hace diez años desarrolla un universo musical íntimo y plural, en perpetua metamorfosis situado en la encrucijada de diferentes géneros musicales. Grabado en vivo en la iglesia de St Saphorin en Suiza a orillas del increíblemente precioso lago Leman.
Artista: ROY MONTGOMERY
Disco: Audiotherapy
Sello: Grapefruit
Año: 2022
Más brillo introspectivo del pionero neozelandés Roy Montgomery, el cuarto y último álbum de una serie de lanzamientos de celebración para conmemorar 40 años de trabajo. La habitual neblina ingrávida del dream pop de Montgomery está aquí difuminada en polvo cósmico: piensa en Cocteau Twins, Slowdive, Jefre Cantu-Ledesma. La portada de ‘Audioterapia’ es lo más cercano al realismo que hemos visto en la selección de Grapefuit de Montgomery. A diferencia de sus predecesores, este presenta un paisaje perceptible, manchado de texturas, formas y líneas de color. La música sigue un camino similar; es el disco más experimental de la serie, utiliza sonidos y estructuras familiares y los incendia hasta lo sublime. Montgomery abre el álbum con una breve canción pop falsa de tres minutos y medio ‘Audioramble’ que nos adormece con una falsa sensación de normalidad antes de que la épica ‘Occusione’ haga su gran entrada. Este es Montgomery en su forma más explosiva, desde rasgueos reverberantes y poesía ASMR de Maria Eleanora C Mollard, hasta ruido de partituras ensordecedor, retroalimentación y overdrive en el tercio final.
Artista: BLOD
Disco: Pilgrimssånger
Sello: Discreet Music
Año: 2022
Pilgrimssånger es el primero de dos nuevos álbumes de Blod profundamente inspirados en la cultura parroquial cristiana sueca. Las canciones tratan sobre la conexión humana y la soledad en una vida basada en la fe. La letra representa la exposición y la ansiedad, pero también la alegría y la fe entre los miembros de la iglesia libres, la complejidad de las relaciones en la comunidad con sus líderes y sacerdotes y, en última instancia, con Dios. Las canciones están influenciadas principalmente por la música folclórica sueca, los salmos y la música coral. Si bien es un álbum pesado, la intención de Gustafs sigue siendo llenar al oyente de esperanza y luz en lugar de lo contrario. Como es habitual en Blod, el enfoque ha sido resaltar las cosas bellas en contextos generalmente desagradables, algo que probablemente nunca haya sido tan evidente como en Pilgrimssånger.
:::::
Bitácora: Otra vez me quedo sin inspiración, esta vez el bicho no me lo ha permitido.
Artista: VANISHING TWIN
Disco: Ookii Gekkou
Sello: Fire
Año: 2021
Del sitio https://www.mondosonoro.com : “Los londinenses Vanishing Twin regresan a escena con el que es ya su tercer disco, tras el debut “Choose Your Own Adventure” (16) y aquel “The Age Of Immunology” (19) que les puso en el mapa coincidiendo con su fichaje por el siempre atento sello Fire Records. Una nueva entrega del proyecto liderado por Cathy Lucas (también en Orlando, Fanfarlo y My Sad Captains), que apenas se aleja de sus preferencias estilísticas habituales, pero que a cambio las dilata hasta abarcar un mayor y más convincente recorrido sonoro. El grupo reaparece más sólido que nunca, matizando e intensificando los efectos hipnóticos de su música en la dirección correcta. El resultado es una mixtura tan exótica como misteriosa, que presume de falta de prejuicios cuando se trata de beber con igual intensidad de bossa nova, krautrock, pop y psicodelia ligera, todo entreverado con puntual querencia funky, teclados analógicos, trazos de jazz (o de free jazz), y una capa de electrónica con la que cubrir toda la obra de un pretendido aspecto vanguardista. Con la cada vez más alargada sombra de Stereolab apareciendo constantemente, los británicos se consolidan en las mencionadas coordenadas gracias a canciones como “Phase One Million”, “In Cucina”, “Big Moonlight (Ookii Gekkou)” (con ecos a Radiohead), “The Lift”, “Tub Erupt” o una magnífica “Wider Than Itself” deudora de Damon Albarn.”
Artista: SARAH DAVACHI
Disco: Antiphonals
Sello: Late Music
Año: 2021
Repleto de paisajes sonoros húmedos y resonantes que doblan el tiempo y enfatizan la textura, el tono y el timbre, el último álbum de Sarah Davachi es su álbum más definitorio y gratificante hasta la fecha. Estamos anonadados, de nuevo, no hay nadie más que lo haga así. Compuesto con un melotrón, un órgano eléctrico, un piano y sintetizadores, “Antiphonals” toma todos los elementos que conocemos y amamos del impresionante catálogo de Davachi hasta la fecha y los refina en ocho pistas de sonido profundo esculpidos por expertos. Si estás familiarizado con su trabajo, el contenido no te sorprenderá, pero la dedicación de Davachi a su oficio ha dado como resultado una música que se siente cada vez más reveladora. Aquí, pone de relieve su obsesión por el carácter tonal y textural de la música antigua, jugando con confianza con sonidos que existen a dos o tres pasos del espectro sonoro contemporáneo. Su puesto de avanzada favorito es un capullo de resonancia de enfoque suave, donde los sonidos rozan ligeramente e hipnotizan en lugar de raspar o magullar. No es música de fondo: es arte que requiere atención y comprensión para apreciar su belleza en capas y su sutil complejidad.
Artista: BEVERLY GLENN-COPELAND
Disco: Keyboard Fantasies reimagined
Sello: Transgressive
Año: 2021
Aquí hay un documental que eleva el espíritu sobre el pionero de la música electrónica transgénero negro Glenn Copeland. Comienza con la historia de cómo fue “descubierto” hace unos años, a los 72 años. En su casa en Canadá, Copeland lee el correo electrónico que recibió en 2015 del dueño de una tienda de discos en Japón: el tipo se ofreció a comprar cualquier copia de repuesto de Keyboard Fantasies, un álbum que Copeland autoeditó en 1986 en casete. En ese momento era conocido como Beverly Glenn-Copeland, y el álbum es una mezcla alucinante de electrónica, folk y new age, superpuesta con el suntuoso tenor de contralto de Copeland; ahora es visto como su obra maestra. Había impreso 200 cintas y vendido alrededor de 50. Podría ver a Copeland hablar durante horas. Con sus ojos sonrientes, irradia vida y felicidad, disfrutando del éxito otoñal: el mundo finalmente lo alcanzó. Nació Beverly Glenn-Copeland en una familia de clase media en Filadelfia. A los 17 años a principios de los años 60, fue uno de los primeros estudiantes negros en una prestigiosa universidad canadiense, estudiando música clásica. La homosexualidad todavía era ilegal en Canadá, pero Copeland fue abierto sobre su relación con otra mujer. Sus padres lo llevaron a un hospital psiquiátrico para recibir una “terapia” de electroshock, pero escapó. Después de abandonar la universidad, Copeland grabó un par de álbumes, ambos desastres comerciales. Luego, a principios de los años 80, descubrió las computadoras: “y me fui a las carreras”.
La reedición del 35 aniversario de Keyboard Fantasies ya está disponible en vinilo, CD y casete.
Artista: ROY MONTGOMERY
Disco: Rhymes Of Chance
Sello: Grapefruit
Año: 2021
El tercer álbum de la leyenda del underground neozelandés Roy Montgomery este año es el más oscuro hasta el momento. ‘Rhymes of Chance’ es pop de ensueño melancólico a la manera de Scott Walker o Mark Hollis de Talk Talk = música hermosa y singular. ‘Rhymes of Chance’ es un monstruo pop minimalista que presenta parte del material más visceralmente desgarrador de Montgomery. El primer lado se ocupa de la épica de seis partes ‘Rhymes of Chance’; las dos primeras partes presentan a Montgomery en la voz, lamentándose sobre sus nubes de guitarra resplandecientes patentadas. Es música conmovedora y melancólica que solo adquiere más carácter cuando la colaboradora habitual Emma Johnston se une al redil en la quinta parte. Sin embargo, el mejor momento de Johnston está en la ‘Marcha de los perdedores’ de la otra cara, un canto fúnebre dirigido por un órgano que suena como música folclórica para el viaje en ferry por el río Styx. Es casi como Beach House en -8%. En el tema de cierre ‘Aspiratory’, una dedicatoria a Mark Hollis, su voz es despedazada por Autotune y congelada en el tiempo sobre zumbidos rugientes que se elevan hacia el cielo. Esta es música extraña pero inquebrantable de un original underground: si disfrutaste las dos últimas entregas, “Island of Lost Souls” y “That Best Forgotten Work”, necesitarás esto. Montgomery sigue siendo un tesoro subestimado y pasado por alto, nos sentimos constantemente bendecidos de que nos esté regalando tal cantidad de material nuevo.
Artista: MARCONI UNION
Disco: Signals
Sello: Just Music
Año: 2021
Los músicos de Manchester Marconi Union regresan con su nuevo álbum, Signals, que se lanzará el 5 de noviembre de 2021 a través de Just Music. Signals es la última incorporación a la aclamada discografía de Marconi Union. A pesar de haber lanzado doce álbumes en los últimos dieciocho años, continúan experimentando y superando los límites. “En algunos aspectos, Signals es un álbum de composición más tradicional que cualquier cosa que hayamos hecho antes, pero se basa en las mismas técnicas que hemos usado en nuestros álbumes anteriores”. Después de su álbum anterior, Dead Air, en gran parte sin ritmo, uno podría pensar que Marconi Union estaría influenciado principalmente por guitarristas o sintetizadores. Sin embargo, resulta que Signals en realidad se basó en la admiración de las bandas por varios bateristas diferentes y esto jugó un papel importante en ayudar a dar forma a su sonido. “Nos inspiramos bastante en varios músicos como Jaki Liebezeit, Clive Deamer y Tony Allen e intentamos imaginar cómo sonaría nuestra música si ellos la tocaran”. Signals combina texturas sintéticas con sonido orgánico y fusiona lo familiar con lo desconocido. Transportando al oyente a lo más profundo de su imaginación. El título de una sola palabra es a la vez misterioso y evocador, y sugiere una multitud de imágenes que van desde mensajes electrónicos de alta tecnología hasta estaciones de radio fantasmas abandonadas e incluso el nivel más básico de expresión humana, el lenguaje corporal. Es a la vez irónico y, sin embargo, tan acertado, que un grupo tan regularmente descrito como ‘enigmático’ haga un álbum que alude a la comunicación. Aunque, los fanáticos a largo plazo se sentirán aliviados al notar que Marconi Union se niega a ilustrarnos sobre lo que todo esto significa.
Artista: THE POP GROUP
Disco: Y in dub
Sello: Mute
Año: 2021
Profundizar en el archivo no tiene por qué tratarse de nostalgia, dice Daryl Worthington después de escuchar la reelaboración de Dennis Bovell del LP debut de The Pop Group. The Pop Group siempre parece la banda de la era post punk más capaz de sonar como un motín real. Huyendo de la abstracción de escuela de arte y la austeridad urbana de sus contemporáneos, sus canciones suenan a cacerolazos. Los ritmos destrozados del reggae y el funk cargan a través de capas de eco y el sonido de los parlantes, la voz de Mark Stewart es a la vez una diatriba feroz y un teatro absurdo. Sin sonar caótico, sino más bien un intento de conjurar un mundo sin jerarquías a través del sonido, este lío febril se formó completamente en el debut completo de las cinco piezas en 1979, Y. Un álbum que se siente como si estuviera surgiendo de algún lugar entre la trastienda de un pub lúgubre y el consejo estate soundsystem para golpear sin concesiones hacia arriba. Disuelto en 1981, The Pop Group se reformó en 2010 para un ATP comisariado por el creador de Los Simpson, Matt Groening. Desde entonces, han lanzado un par de nuevos álbumes de estudio, junto con remasterizaciones de Y y el segundo álbum For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder, así como álbumes en vivo, compilaciones y más.
:::::