Podcast Programa lunes 24 de abril de 2023

DESCARGA(lunes 24): Aquí o https://www.mediafire.com/perd230424.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 24 de abril de 2023, 23:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: En esta emisión desde el barítono poeta de folk urbano hasta el intérprete de un instrumento argelino por antonomasia.

Artista: BILL CALLAHAN
Disco: Reality
Sello: Drag City
Año: 2022

Del sitio https://www.mondosonoro.com/ : “ Cuando nuestra realidad ha sido puesta del revés por un hecho tan excepcional como una pandemia global y un confinamiento, es normal que volver a ella nos parezca algo extraño, pero en estos tiempos de confusión llega una voz inesperada a abrirnos una puerta a la esperanza, Bill Callahan. Con si inimitable voz de barítono Callahan abre su vigésimo disco diciendo “And we’re coming out of dreams, As we’re coming back to dreams”, como si nos despertara de un mal sueño, de esa pesadilla que hemos vivido. Este YTILAER (la palabra Reality puesta en un espejo) es una obra continuista con el disco con el que volvió tras poder reconciliar su paternidad con su trabajo como músico, “Shepherd in a Sheepskin Vest”(19), y como en aquel su nueva realidad doméstica es parte del disco, “la sombra de mi hijo viene por el pasillo / y la palma de la mano de su hermana pequeña está hundida en su mano / y sus pies nunca tocan el suelo / porque todo el mundo quiere llevarla en brazos”, una frase que abre el disco en medio de su felicidad familiar, “First Bird”. Pero que nadie se preocupe sus canciones siguen bañadas en esa melancolía particular que parece encajar bien con la estación en la que se publica este disco y también quedan unos cuantos exabruptos sarcásticos que nos reconcilian con el tipo que sacaba discos bajo el nombre de Smog, como ese “Si fueras un incendio / Volvería a entrar por el gato” de “Last One At The Party” (que si no fuera por esa frase parecería una sentida despedida de su amigo David Berman de Silver Jews) o el demoledor momento en el que compara la condición humana con “grandes cerdos revolcándose en un montón de mierda y huesos” en “Partition”. Pero este disco funciona mejor en sus momentos más pastorales y hogareños, los momentos en los que nos sumergimos en su profunda voz de barítono, sus cuidados arreglos, con vientos y coros vocales, y las historias que teje como el gran letrista que es. “Naked Souls” es una delicia, escobillas en la batería, piano, ¿está el rey del folk ‘lo-fi’ tratando de escribir una canción a lo Cole Porter? Pues sí y no, porque cuando llevas tantas canciones escritas como este hombre, hasta tus experimentos suenan a ti y esta canción termina convirtiéndose en otra cosa completamente distinta con guitarras distorsionadas, mantras cantados a coro y un solo de trompeta más cerca del mariachi que de Miles Davis”.

Artista: MASAHIKO TOGASHI/DON CHERRY/CHARLIE HADEN
Disco: Song of Soil
Sello: We want sounds
Año: 2023

Los del sello we want sounds (gracias Matt!!) nos vuelven a honrar compartiéndonos en adelanto un disco que fue lanzado en noviembre pasado pero que, por motivos atendibles, lo postergamos para esta fecha. Se trata de una edición especial del legendario álbum ‘Song of Soil’ de Masahiko Togashi de 1979, grabado en París con Don Cherry y Charlie Haden y lanzado por el sello japonés Paddle Wheel. Supervisado por el productor parisino clave Martin Meissonnier, entonces la mano derecha de Don Cherry, ‘Song of Soil’ alcanza alturas de espiritualidad mezclando influencias orientales con jazz y paisajes sonoros ambientales profundos. El álbum se reedita aquí con su arte original, remasterizado por King Records en Japón. Incluye el inserto original en japonés de 2 p. más un folleto de lujo de 8 páginas con notas nuevas (inglés/francés) de Martin Meissonnier en una conversación con Jacques Denis y también una biografía de Togashi de Paul Bowler y fotos nunca vistas del fotógrafo francés de culto philippe. gras que presenció esta sesión única.
El clásico de culto de Masahiko Togashi, ‘Song of Soil’, se grabó en París en el verano de 1979. Fue solo unos meses después del lanzamiento del álbum Codona, pero a diferencia del histórico álbum ECM con Cherry, ‘Song of Soil’ solo se lanzó en Japón en el tiempo. Gracias al pianista japonés Takashi Kako, que en ese momento vivía en París, se había montado una sesión con Don Cherry y Charlie Haden gracias a Martin Meissonnier, un joven periodista y productor de radio, que empezaba a dejar huella en el panorama parisino. escena musical. Más importante aún, Meissonnier también era el brazo derecho de Don Cherry en Europa en ese momento. “Lo conocí en un concierto en el lugar de París La Mutualité para un concierto de Art Ensemble o tal vez fue Sun Ra y me ofrecí a ayudar”. recuerda. París en ese momento era una ciudad bulliciosa y uno de los epicentros más activos de la creatividad del jazz gracias al éxodo de músicos estadounidenses de free jazz en París unos años antes. Uno de los tracks que mostraremos se pega un paseo de flauta que parece una visita al disco Spirits de Keith Jarrett.

Artista: Ô LAKE
Disco: Still
Sello: Patchrock records & Night-Night records
Año: 2023

Después de tocar en algunos de los mayores festivales franceses (Les Trans Musicales, Les Vieilles Charrues, Le Printemps de Bourges, etc.) con su banda Fragments (Electrónica/Post-rock), Sylvain Texier creó en 2017 Ô Lake, un proyecto neoclásico con influencias pop, tan romántico como la poesía de Lamartine que le inspiró. A lo largo de una discografía que ha acumulado más de 5 millones de streams online, y cuyos títulos se sincronizan regularmente para el cine, el músico parece querer cumplir los deseos del poeta que, en “Le Lac”, pide que se suspenda el tiempo para poder saborear nuestros mejores días. Y, efectivamente, el tiempo parece detenerse al escuchar estas piezas musicales delicadas, sinceras y cuidadosamente elaboradas. Después de “Refuge”, el primer álbum de Texier que recibió grandes críticas y que sonó en las radios de todo el mundo (BBC, KEXP, FIP, Radio Canada, etc.), y de “Gerry (Music inspired by the motion picture)”, que fue una audaz reinvención de la banda sonora de la película de Gus Van Sant, Ô Lake presentará en marzo de 2023 “Still”, un segundo álbum inspirador e inspirado. Si su título remite a la calma y a la inmovilidad, este nuevo álbum, al principio apacible y acariciador, sorprende y arrastra a su público, aquí y allá, al brillo de los ritmos febriles (Night Moves, Avalanche, Here).

Artista: MANSUR
Disco: Oscuras Flores
Sello: Denovali Records
Año: 2022

Del sitio https://www.xn--lgrimasdevalium-njb.com/ “El sonido de Mansur navega entre las aguas de la fantasía musical y la realidad, se transforma y combina la instrumentación tradicional con la electrónica moderna. Usan la kalimba, un instrumento idiófono extendido por tierras africanas, el violonchelo, ney, una flauta de Oriente Medio, el violín y otros instrumentos similares como el erhu, un violín chino de dos cuerdas, o el zhonghu, similar al anterior. El jinhu tiene un tono similar al de un violín pero más rasposo, el kemenche, un instrumento de cuerda que se origina en el Mediterráneo Oriental (Armenia, Grecia, Irán, Turquía, Azerbaiyán). Dilruba, un instrumento de arco originario de la India que se hizo famoso en la década de los años 60 del siglo pasado por el uso de artistas occidentales como los Beatles, que lo utilizaron en la canción Within You Without You. Bansuri, una flauta transversal originaria de la India y Pakistán. Además suman otros elementos instrumentales como el contrabajo y varios de percusión como cajón, castañuelas, krotal y agitadores y tambores orgánicos. Con todo eso, Mansur lleva al oyente a un mundo místico y mágico lleno de incógnitas, que se encuentran mucho más allá de los reinos de la percepción material. El resultado es un nuevo sonido único que es al mismo tiempo cálido, oscuro, brumoso, cósmico, místico, cinematográfico y dinámico. Fusiona cantos vocales etéreos, melodías inquietantes tocadas en un oud, el laúd árabe, con la música electrónica. Jason Köhnen ha estado involucrado en innumerables proyectos de metal, electrónicos y experimentales desde que comenzó a hacer música a finales de la década de 1980. Bajo su principal alias en solitario, Bong-Ra, es uno de los artistas más notables del breakcore, y es particularmente conocido por ser pionero en el raggacore, una variante más extrema del ragga-jungle. Uno de sus proyectos más recientes es Mansur, formado en 2019. El trío lanzó su EP de debut, Temple, y su primer trabajo de larga duración, Karma, ambos en 2020. Una grabación en vivo improvisada, Minotaurus, siguió en 2021. El cuarto lanzamiento de Mansur, Oscuras Flores, apareció este año 2022.

Artista: CHIHEI HATAKEYAMA
Disco: Late Spring
Sello: Gearbox Records
Año: 2021

Del sitio https://blog.rtve.es/: “ … un álbum de naturaleza humilde que se desarrolla suavemente como una experiencia de viaje compartida a través de una serie de encuentros ricos y excepcionales. Desde la pista que abre el disco, con sus resonancias subacuáticas, hasta la sutil deriva de la pista final, este disco es una obra maestra de melodías densas y beatíficas. Hatakeyama crea una obra extraída de la evolución de los sonidos sintetizados y de las brillantes guitarras a cámara lenta, que el japonés combina con elementos sonoros ocasionales que se describen mejor como evocaciones de códigos informáticos que corren por las venas de las máquinas como sangre artificial. Inspirado por la belleza de los movimientos circulares del paisaje y los cambios de estación que subyacen a la vida cotidiana (como se muestra en el trabajo del renombrado director de cine japonés Yasujir? Ozu, con cuya película de 1949 el álbum comparte título), Late Spring proyecta una sensación de película antigua.

Artista: MOHAMED TOBAL
Disco: Mohamed Tobal
Sello: Edition “Alhan”
Año: 1991

Aquí está el primer casete de Tobal, lanzado en 1991. Contiene cuatro canciones. El primer Ya Dho Aéyani (la luz de mis ojos) es un poema que alaba la ciudad de Tlemcen. Sidi Brahim elogia a Sidi Brahim el Ghorbini de Cherchell, una ciudad en la costa mediterránea de Argelia. La pista más memorable es Qui Qanet el Blida, un poema de Omar el-Gharibi que alaba la gloria precolonial de Blida. El poema recuerda cuando ‘Blida tenía murallas y puertas’, cuando la villa medieval estaba rodeada de murallas de estilo arabo-andaluz. El poema canta las alabanzas de Sid Ahmed el Kebir, el místico que fundó Blida en el siglo XVI.
::::

Programa lunes 3 de mayo de 2021, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Un regreso de no creerla, un poco de pop under europeo de principios de los 80s, un ESTRENO ABSOLUTO con perfume a melancolía infinita, luego locura psicodélica desde Colombia con inspiración en el afrobeat y cerraremos con uno de los discos que debería estar entre lo mejor del 2020.

Artista: ARAB STRAP
Disco: As Days Get Dark
Sello: Rock Action
Año: 2021

El dúo cáustico forja historias existenciales, para cualquiera que aún no esté familiarizado con los cáusticos encantos de Arab Strap, su primer álbum en 16 años es un excelente primer sorbo. Como una unión entre Sleaford Mods y Leonard Cohen consumada en el baño de un pub de Glasgow, As Days Get Dark ofrece desolación y humor de horca de múltiples formas: “abatido, abandonado y borracho”. La insensibilidad de la juventud de la pareja en los noventa (recibieron el nombre de un juguete sexual) ha sido reemplazada por algo más vivido y existencial. The Turning of Our Bones exhorta a los oyentes a aprovechar la jornada sexual, porque al polvo volveremos. Una vez fui un hombre débil es un cuento en miniatura galardonado que sigue los movimientos sigilosos de un adúltero veterano. La clave de todo es el entonador Aidan Moffat: “cantante” estaría presionando. En Tears on Tour, confiesa aspirar a ser “lo opuesto a un comediante”, recorriendo pequeños lugares con sus historias de aflicciones, su puesto de merchandising vendiendo pañuelos bordados con fechas de gira. También es indispensable Malcolm Middleton, quien proporciona la materia prima musical que él y Moffat convierten en una excelencia oximorónica: ritmos baratos y metálicos y guitarras de mil metros de altura, elevadas por cuerdas y saxofón.

Artista: Varios (Digital Dance , Front 242, Jung y más)
Disco: B9 Bis (Belgian Cold Wave 1979 – 1983)
Sello: Ltm
Año: 2007

En su estado expandido, B9 se transforma de un pequeño comunicado puntiagudo a una visión general lúcida, siguiendo la escena mientras se aleja tranquilamente de los siniestros impulsos industriales hacia la lustrosa zona comercial de la nueva ola. La alienación es el tema predominante, aunque las piezas instrumentales de baja fidelidad son frágiles y seductoras. Kyoto de Polyphonic Size construye un brumoso collage a partir de fragmentos de habla japonesa, campanillas adormecidas y el rugido distante del motor. Pseudo Code es una anomalía fascinante, una pieza de música industrial en descomposición hecha de una niebla de drones espeluznantemente distorsionada y pasos que se prolongan durante ocho minutos, desintegrándose repetidamente y reanudando su inquietante progreso como un ghoul aburrido. Este es un relato idiosincrásico de la electrónica post-punk y sus secuelas, a menudo tremendamente desigual y sin alegría, pero hay destellos de energía profundamente desconcertante y febril escondidos en la penumbra.

Artista: Ô LAKE
Disco: Gerry – Music inspired by the motion picture
Sello: Night-Night Records / Patchrock
Año: 2021

Fecha de estreno: 4 de junio de 2021.
Singular, poética y contemplativa, la película ofrece inmensas posibilidades musicales, por la longitud de sus planos y su casi ausencia de diálogos.
Con esta película, Gus Van Sant propone un verdadero enfoque artístico experimental. Explica: “En Gerry, he descubierto una nueva fórmula de duración, de estiramiento: ¿cuánto tiempo podemos mantener un solo plan?” El director disfruta alargando sus tomas, dedicando tiempo a la contemplación y al silencio. Intenta perder al espectador (así como a los dos personajes de la película) y sorprenderse a sí mismo, juega con el encuadre, la escala de planos y la repetición.
Al componer las piezas de este cine-concierto, tuve en cuenta el enfoque artístico de Gus Van Sant. Incluso me inspiré en él, especialmente para las canciones «Desert» y «Lost» que acompañan a dos secuencias emblemáticas de la película. Estas dos piezas atmosféricas se estiran, giran lentamente y se transforman (como en la famosa toma del amanecer en el desierto) hasta alcanzar una especie de clímax. La repetición de patrones melódicos y rítmicos y la adición progresiva del instrumentarium se hacen eco del enfoque fílmico de Gus Van Sant. Pero no se trataba de encerrarse en una música demasiado figurativa. Quería que mi música tuviera su propio papel que desempeñar, por lo que no solo juega un papel de soporte de imagen, sino que también da pistas reales. Así, desde el inicio de la película, y a diferencia de la versión original, hay duda, amenaza.

Artista: VA (La Francachela, Los Viajeros Siderales, Conjunto Barbacoa y más)
Disco: La Locura de Machuca 1975-1980
Sello: Analog Africa
Año: 2020

Del sitio https://depositosonoro.com “Psicodelia afro-caribeña vía Analog Africa La Locura de Machuca 1975-1890 es básicamente la historia de la extraña odisea de un hombre en la música underground internado y explorando la costa de Colombia y los sonidos pasionales, étnicos e hipnóticos de esa zona que ayudó a sacar a la superficie influenciada por el afrobeat. Analog Africa acaba de realizar una labor titánica editando este brillante compilado de la música colombiana a mediados de la década de los 70s, como bien sabemos actualmente, los sonidos como el bolero y el vallenato son icónicos de ese país, y es aquí cuando aparece nuestro héroe de la historia: Rafael Machuca, quien fue un visionario gurú que se dedicó a lanzar algunos de los más extraños y experimentales fusiones con ritmos en las vibraciones de la psicodelia afro-caribeña en Colombia, en donde los géneros como el abrobeat y el afro funk estaban muy impregnados, el resultado es increíble, tienen todos esos instrumentos clásicos del género fusionados en algunas canciones con sintetizadores también”.

Artista: KEVIN MORBY
Disco: Sundowner
Sello: Dead Oceans
Año: 2020

Al escucharlo me llegó una estocada como cuando escuché por primera vez el Fuzzy de los Grant Lee Buffalo, cero faltas, canciones que navegan entre el folk y el country folk, entre la poesía de un Leonard Cohen, con el sonsonete a lo Amen Dunes o Kurt Vile, o el de un Devendra Banhart. Joyita.
Del sitio https://www.mondosonoro.com/ : “Principios de septiembre Kevin Morby anunciaba la publicación de su nuevo disco, un “Sundowner” que declaraba era la continuación de “Oh My God”, trabajo conceptual publicado el año pasado. Ya conocemos la historia. Morby se recluye en una casa de su Kansas City natal, tras pasar una larga temporada en Los Ángeles. Allí recibe la visita de Katie “Waxahatchee” Crutchfield. Entre ellos no solo surgió una relación musical, sino también una intensa relación afectiva y personal que influyó en la producción de Morby. Y de ahí salen las canciones de “Sundowner”, grabado en un simple cuatro pistas Tascam 424 y compuesto, según el propio artista, con su guitarra inclinado sobre la propia cinta de grabación. De hecho, Morby ha declarado que podría considerar al Tascam un coautor de esas canciones, ya que fueron concebidas con la influencia de la forma de grabación. Luego el álbum fue regrabado con la producción de Brad Cook y esa es la versión que nos llega. Según Morby, este trabajo es “una representación del aislamiento. Del pasado. De un futuro incierto. De provisiones. De un augurio. De un venado muerto. De un ícono. De un hotel con temática de Los Ángeles en Kansas rural. De fogatas con mucho humo, una sirena y una carretera líneas de piel de conejo. Es una representación del sentimiento nervioso que viene con el anuncio orgulloso del cielo que otro día está por llegar a su fin mientras la luz rosada se esfuma y las lámparas de la calle y las luces de las casas de pronto se encienden”.
::::