Podcast Programa lunes 13 de enero de 2025

DESCARGA(lunes 13): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250113.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 13 de enero de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: Un sorpresivo regreso, un proyecto chileno de tonos insulares e inhóspitos, nostalgia punk a la vena, psicodelia sudcoreana playera, unos daneses de muy finos gustos y amigues y cerramos con un amigo músico que me motivará contar una historia que nunca pasó y que en la realidad paralela tal vez sí.

Artista: THE WOLFGANG PRESS
Disco: A 2nd Shape
Sello: Downwards
Año: 2024

El improbable regreso de The Wolfgang Press Con un pedigrí post punk que se remonta a los orígenes de 4AD, The Wolfgang Press ha hecho su primer álbum en casi 30 años, y lo único que tiene en común con sus predecesores es que no suena como ellos, le dicen a Wesley Doyle. Cuando se trata de escribir sobre música, la palabra ecléctico tiene mucho peso. Ya sea por bandas que quieren impresionar a los oyentes con sus gustos amplios y completos, o por escritores que luchan por encontrar un lugar adecuado para encasillar a dicha banda, el uso excesivo puede privar a la palabra de cualquier significado real. Pero para The Wolfgang Press [TWP], es la única forma de describirlos. Durante la primera etapa de la banda, a finales de los 80 y los 90 (una etapa que los vio pasar del sombrío post punk al funk protoindustrial y al avant pop inspirado en el hip hop), su eclecticismo no solo surgió de un lugar de curiosidad y un deseo de experimentar, sino también de una aversión casi patológica a repetirse. Hasta tal punto que, cuando finalmente empezaron a mantenerse a flote, se separaron. Pero eso fue hace casi tres décadas, y en un año que se está volviendo conocido por sus reuniones, los TWP están de vuelta, ligeramente reconfigurados, con su primer álbum nuevo desde Funky Little Demons de 1995. A 2nd Shape encuentra al trío haciendo lo que mejor saben hacer, que es básicamente lo que les dé la gana. Desde que surgieron en 4AD, el sello independiente fundado en 1980 por Ivo Watts-Russell y Peter Kent y conocido por su estética oscura, etérea y misteriosa, TWP ha recorrido un camino muy singular. Pero antes de que el sello se hiciera un nombre con Cocteau Twins, Dead Can Dance y This Mortal Coil, 4AD fue el hogar de una corriente particularmente sombría de post-punk (algunos podrían llamarlo gótico) con lanzamientos fundamentales de Bauhaus, Modern English y The Birthday Party. “Ivo era muy singular a la hora de asegurarse de que la gente tuviera la libertad de expresarse y hacer lo que quisiera”, dice el cantante y bajista Michael Allen. “Simplemente nos dio el dinero para ir y grabar un disco y eso fue lo que hicimos, sin pensar en cómo sería recibido”.

Artista: ICALMA
Disco: Habitar la Inmensidad
Sello: (P) La Música Improbable
Año: 2024

Habitar la Inmensidad es el tercer disco de Icalma, pseudónimo musical de Philippe Boisier. Este álbum recopila las canciones que él compuso para sus últimos documentales: la trilogía La Montaña Imaginaria más La Travesía de los Andes de dos Pintores del siglo XIX. Estos trabajos se enmarcan en la investigación sobre la historia de la cordillera de Los Andes y la Patagonia, que el artista viene realizando hace algunos años. Con este disco, Icalma vuelve a sus raíces enfocándose en la “música visual” y presenta un trabajo que plasma paisajes sonoros, donde se conjugan los sonidos que evocan el paisaje andino o patagónico, como los vientos australes con los cantos de Lola Kejpa, shaman Selk’nam, grabados por la antropóloga Ann Chapman, guiándonos en un viaje repleto de imágenes de la Tierra. Dejando la guitarra en segundo plano, en Habitar la inmensidad predomina el piano como instrumento principal, incluyendo algunas flautas étnicas, sin que por ello se desvíe hacia la world music. Aquí se vuelve a centrar en la música ambiental, sin dejar de lado la progresión melódica y la búsqueda de microtexturas que ha caracterizado el trabajo de Icalma. El álbum se publicó el 19 de diciembre en plataformas de streaming y en vinilo con un total de 300 copias.

Artista: RUBELLA BALLET
Disco: Money Talks
Sello: Ubiquitous Records / Crass Records
Año: 1985 / 2024

“Lo maravilloso de Rubella Ballet es que siempre han adoptado los rasgos distintivos del anarcopunk tanto como los han dejado de lado” Punk News
Rubella Ballet es una banda de punk gótico formada en 1979 conocida por sus espectáculos ultravioleta únicos, en los que usan ropa Day-Glo hecha en casa y creada por la vocalista Zillah Minx. El primer concierto de Rubella Ballet como teloneros de Crass y Poison Girls los llevó a realizar sus propias giras como cabezas de cartel y teloneros con artistas como Death Cult, The Damned, Faith No More, The Mission, Doctor and the Medics, Flux Of Pink Indians, Sex Gang Children, Conflict, Alien Sex Fiend y muchos más.

Artista: SHIN JOONG HYUN
Disco: Beautiful Rivers and Mountains
Sello: Light in the Attic
Año: 2011

La historia de Shin Joong Hyun es una historia de pruebas y sufrimiento. Cuando era niño y vivía en Corea, tras perder a sus padres, buscó cualquier trabajo en Seúl para mantenerse a sí mismo y a su hermano. A pesar de las largas horas de trabajo y las pocas horas de ocio, también intentó matricularse en la escuela al mismo tiempo, aunque a menudo se quedaba dormido en el aula. Esa lucha continuó cuando, de joven, intentó convertirse en un músico profesional, presentándose a audiciones para espectáculos en la base militar estadounidense que entretenía a las tropas en una Corea de posguerra. Finalmente consiguió entrar en los espectáculos de la base (después de un desastroso trabajo como profesor de música), pero el sueldo era escaso y Hyun, un guitarrista en ciernes y con talento, no tenía margen para improvisar en esas actuaciones. Sin embargo, esos difíciles comienzos dieron sus frutos para Hyun. Con el tiempo, consiguió encontrar espacio en las canciones para hacer solos en los espectáculos de la base (creó un nuevo personaje en el escenario, “Jacky Shin y su guitarra eléctrica”) y cautivó al público. A medida que su carrera iba tomando impulso, la invasión británica llegó a Corea del Sur en los años 60 y, más tarde, el movimiento psicodélico también se abrió camino allí. Hyun se encargó de crear la primera banda de rock de Corea, ADD4, y aunque nunca tuvieron éxito, se unieron una gran cantidad de bandas y el “sonido grupal” despegó en Corea del Sur. El propio Hyun no tuvo un gran éxito hasta que encontró a las Pearl Sisters y escribió y produjo para ellas un éxito número uno, “Nimah”. Esa canción finalmente le dio a Hyun el reconocimiento que merecía. A partir de ahí, comenzó a escribir y grabar con casi todo el mundo en Corea del Sur. Su prolífica producción se volvió más experimental a medida que se interesaba más por la música psicodélica (y, brevemente, por las drogas psicodélicas) más adelante en los años 60, pero fue la forma en que mezcló su amor por el soul, el jazz, el rock y los elementos tradicionales coreanos en su música lo que lo convirtió en un talento único. Ah, y podía tocar la guitarra de maravilla.

Artista: EFTERKLANG
Disco: Things We Have in Common
Sello: City Slang
Año: 2024

“Un álbum sobre la amistad, la pertenencia, la fe y la comprensión, temas que son palpables en la música, que es suave y edificante, sanadora y estimulante. Efterklang se ha convertido en una comunidad abierta con tres miembros permanentes: Mads Brauer, Casper Clausen y Rasmus Stolberg. En este álbum, el trío central se reencontró con su viejo amigo y miembro fundador de Efterklang, Rune Mølgaard, quien dejó la banda en 2007 para unirse a la iglesia mormona y finalmente se retiró de la iglesia en 2022. Su profundo viaje espiritual influye significativamente en el contenido y el tono del álbum, en el que ha coescrito siete de las nueve canciones. ‘Things We Have In Common’ coincide con el 20 aniversario del álbum debut de la banda y presenta 2 décadas de colaboración, exploración, evolución y reconexión. El álbum presenta contribuciones de una variedad de músicos internacionales. Zach Condon de Beirut, el baterista finlandés Tatu Rönkkö, el guitarrista venezolano Héctor Tosta y el violonchelista y cantante guatemalteco Mabe Fratti se convirtieron en colaboradores clave. El galardonado mezclador italiano Francesco Donadello y el South Denmark Girls’ Choir dejaron su marca indeleble en el disco, como lo hicieron con el álbum de la banda de 2012, ‘Piramida’

Artista: JANEK SCHAEFER
Disco: Conscious Sedation
Sello: https://janekschaefer.bandcamp.com/album/conscious-sedation
Año: 2024

De sus propias palabras: “”Mientras esperaba en el quirófano [durante un verano existencial de radioterapia, medicina química y nuclear], la enfermera mencionó que estaba a punto de someterme a una cirugía de “sedación consciente”, a lo que respondí: “Espera, ¡creo que acabas de darle título a mi nuevo álbum!”. Mi ambición era aprovechar las energías, la experiencia y el aprendizaje que me rodeaban, combinados con mi nuevo tratado de “intención positiva”, que había concebido en la primavera de principios de este año. Un retrato en álbum de mis propias experiencias metafísicas cósmicas recibiendo “lluvias de energía fotónica” diarias para salvar mi vida, utilizando las mismas ondas electromagnéticas fundamentales que nos traen nuestra vida en el planeta Tierra. La música se interpreta en vivo utilizando una paleta de nueve sonidos, en nueve pistas de variación de suspenso suspendido en evolución. Para mí, es como un retrato sonoro de las ondas de energía y el flujo fluido de la vida que amanece dentro del aura de una escena celestial que vibra en lo profundo de mis circuitos celulares. Liminal, subliminal, alentador, a la deriva como una cómoda banda sonora para ensoñaciones alucinógenas dentro de los túneles del Varios escáneres de energía por los que pasé. Déjalo funcionando todo el día/noche en modo aleatorio, en silencio. Yo lo hago.”
::::

Podcast Programa lunes 17 de julio de 2023

DESCARGA(lunes 17): Aquí o https://www.mediafire.com/perd230717.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 17 de julio de 2023, 23:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: Esta emisión empieza con una banda seminal y finaliza con dos gigantes de la experimentación y el minimalismo, y en el interior del sándwich, japoneses, suecos, sirios, hindúes, danesa, está asegurada la indigestión o ingesta desmedida de patrones sonoros montañarusescos. Estos son los responsables del cólico por venir.

Artista: YO LA TENGO
Disco: This stupid world
Sello: Matador
Año: 2023

Del sitio https://www.mondosonoro.com/ :” Ira Kaplan, Georgia Hubley y James McNew llevan mucho tiempo consagrados como institución que trasciende los confines de ese indie de guitarras en el que despuntaron hace ya tres décadas (justo cuando el bajista entró). Por méritos propios: una colección de canciones maravillosas y discos memorables (bastantes de los diecisiete que tienen) les respaldan. Por no hablar de sus conciertos. Pocos grupos de su generación mantienen el prestigio intacto como Yo La Tengo. Incapaces aparentemente de errar el tiro con su enciclopédica cultura musical, su buen gusto y una química a prueba de bombas, los de Hoboken han venido publicando discos notables sin interrupción; y se descuelgan ahora con uno de los trabajos más sugerentes de su larga discografía, en el que nada falta y nada sobra. ¿Exagero? Bueno, no tengo otro modo de calificar un álbum que deslumbra del ritmo kraut obsesivo, las disonancias y la electricidad dislocada de “Sinatra Drive Breakdown” hasta la demoledora “Miles Away”, donde la emocionante y cruda interpretación vocal de Georgia se funde con capas sublimes de guitarras disueltas en abstractas atmósferas a lo “Loveless”. Se ha dicho que “This Stupid World” representa su regreso al indie guitarrero de los noventa. La culpa la tiene el single “Fallout”, maravilla de melancolía desatada que plantea salirse del tiempo para negar la muerte (quizá, el gran tema del disco), mientras bajo, guitarras distorsionadas y voces dialogan en un torbellino de emociones que te llegan al alma. Pero eso, lo de la vuelta a la distorsión, es simplificar. Más bien, las nueve canciones que completan el álbum son un compendio de lo que ha hecho grande al trío. También en su vocación de fundir en un todo indivisible accesibilidad pop y aventuras experimentales. Así, también hay delicadeza hipnótica (“Tonight´s Episode”), joyas melódicas semi acústicas (“Aselestine”), estribillos perfectos (“Until It Happens”), melodías gloriosamente agridulces (“Apology Letter”) y sí, incursiones ruidistas (“Brain Capers” y la demoledora “This Stupid Wold” con sus psicodélicas olas de acoples de guitarra y dulces melodías en contrapunto), que completan un LP en el que brillan todas y cada una de sus facetas. James MacNew ha tomado buenos apuntes de Roger Moutenot y John McEntire, los técnicos que han refinado su sonido, para grabar uno de los discos más bellos, redondos e inspirados de lo que llevamos de 2023.

Artista: MOHAMAD ZATARI TRIO
Disco: Istehlal
Sello: Zehra
Año: 2023

ZEHRA se enorgullece de presentar el álbum debut ISTEHLAL de MOHAMAD ZATARI TRIO, formado por músicos de Siria, Irán e India. El trío fusiona sonidos tradicionales del Medio Oriente con vibraciones contemporáneas, incl. interpretaciones de los clásicos de Hossein Alizadeh y Riad Al-Sunbati. En un mundo globalizado contemporáneo donde la música ha perdido sus fronteras y está luchando contra una corriente constante, pero particular, de mercantilización occidental, Mohamad Zatari Trio se destaca como un artefacto cultural original, con el objetivo de trascender los límites entre diferentes mundos musicales. Fundado en 2019, el conjunto tuvo su primera aparición pública en 2020 en el Festival Virtual Outernational. Compuesta por los intérpretes Sara Eslami (Irán) en tar, Avadhut Kasinadhuni (India/Rumanía) en tabla y Mohamad Zatari (Siria) en laúd. Su debut, ISTEHLAL, se sumerge en su propia estética, política y complejidades sonoras y representa los esfuerzos combinados de tres músicos provenientes de culturas diferentes pero profundamente arraigadas. A lo largo de once canciones, el álbum trasciende estilísticamente, ideológicamente y límites geográficos y reflexiona sobre la condición humana en un mundo tecnológico interconectado e interrelacionado. El repertorio incluye no solo composiciones originales en diferentes estilísticas pero también reorganizó piezas tradicionales de influyentes compositores Riad Al Sunbati (Egipto) y Hossein Alizadeh (Irán). Mohamad Zatari Trio se presenta como una nueva voz fuerte dentro de una nueva generación de jóvenes músicos que llevan la herencia musical de grandes maestros como Ravi Shankar, Nusrat Fateh Ali Khan o Zakir Hussain con un enfoque fresco y contemporáneo.

Artista: MATS GUSTAFSSON & JOACHIM NORDWALL
Disco: Their Power
Sello: Thrill Jockey
Año: 2023

Improvisadores, músicos experimentales y artistas de foley difieren en sus métodos, pero los practicantes de las tres artes pueden unirse en torno a su atracción por los sonidos que te pondrán los pelos de punta. Esta colaboración entre el músico de instrumentos de viento-madera de improvisación Mats Gustafsson y el músico electrónico Joachim Nordwall (de Skull Defekts y iDealist) podría crear la banda sonora de una biblioteca llena de películas de terror que se convierten directamente en video. Los títulos hiperbólicos, en su mayoría en mayúsculas, que estos dos suecos han conferido a las ocho pistas del disco sugieren que no lo ignoran. “HAY ALGUNOS MUNDOS DONDE LOS SUEÑOS TODOS MUEREN (en glad stund)”, por ejemplo, abre el álbum con una mezcla de cadencias que sacan a los muertos y exhalaciones que marchitan los pulmones que le darán a su subwoofer y a los más inclinados al pánico. recovecos de tu inconsciente un entrenamiento. Muchos de los sonidos del álbum podrían realizar funciones cinematográficas o desencadenar una respuesta reflexiva de una audiencia desprevenida. Los sintetizadores chisporroteantes en “LOVE SHOWS IN HER SMILE: IT IS CONFIDENT (panik)”, por ejemplo, podrían crear una escena de tiroteo con pistolas de rayos. Si los pulsos subliminales y los tonos largos en el flauta (una flauta equipada con una boquilla de saxo alto) de “OH, DIJO LA MENTE EXTRAÑA, QUIERES QUE PIENSE POR TI (det blir aldrig bättre)” no hacen que tu cita se incline hacia tu cuello para esconder sus ojos, realmente no les gustas

Artista: CISSER MAEL
Disco: Innemuseum
Sello: Sonic Pieces
Año: 2023

El álbum debut en solitario de Cecilie ‘Cisser’ Mæhl es un conjunto de canciones de cuna danesas en cámara lenta que bien vale la pena presentar junto con “Vespertine” de Björk y “The Weighing of the Heart” de Colleen. En 2019, el compositor, cantante y multiinstrumentista Mæhl se mudó de Copenhague a Noruega para trabajar en un albergue de montaña. En su tiempo libre, hacía grabaciones ambientales mientras deambulaba por los impresionantes paisajes, y cuando se mudó a Oslo unos meses más tarde y comenzó a ensamblar un conjunto de canciones, estas grabaciones fueron la inspiración. En Oslo se hizo amiga de Jenny Hval, quien le presentó a la leyenda de la vanguardia y productor extraordinario Lasse Marhaug, y es Marhaug quien terminó produciendo el disco, dando importantes toques finales a las canciones épicas y tranquilas de Mæhl. La ráfaga de aire fresco nórdico golpea de inmediato a ‘Menneskeaftryk’, llevada por los suaves toques de Mæhl y la voz danesa tan dulce. Su voz es como un ronroneo de falsete, en algún lugar entre el jazz entrenado de Susanna Wallumrød y el vulnerable casi crack de Jenny Hval, y se sienta encima de la escasa instrumentación como si fuera un colchón de plumas. Estilísticamente, las canciones no están a un millón de millas de “Vespertine” de Björk, si los problemas técnicos de Matmos y compañía fueran eliminados y reemplazados por débiles gemidos orquestales y tambores sumergidos. ‘Banegård’ es particularmente impresionante, alcanzando una nota cinematográfica con voces suaves y un ritmo tembloroso de caja de cartón.

Artista: O YAMA O
Disco: Galo
Sello: bison
Año: 2023

O YAMA O es un proyecto musical de los artistas londinenses Keiko Yamamoto y Rie Nakajima. Usando una combinación de dispositivos cinéticos y objetos encontrados, crean paisajes sonoros inspirados en el mito japonés, el ritual, la antropología y mundos sonoros cotidianos no espectaculares. O Yama O regresa con su primer LP de larga duración desde el debut homónimo de 2018. Galo encuentra al dúo del escultor Rie Nakajima y la vocalista Keiko Yamamoto firmemente entrelazados junto con la percusionista Marie Roux y el violinista y artista visual Billy Steiger como una banda, esta vez su proyecto es un enredo de cuatro vías, o cinco si incluyes al poderoso productor del disco, David. Cunningham.
Conocidos quizás ya por su exploración del Japón folclórico y la “calidad doméstica y democrática de la vida cotidiana”, parte de la magia de O Yama O proviene de la evocación de atmósferas desde los elementos más pequeños. En Galo, la orquesta de objetos de Nakajima está acompañada por llamadores de pájaros, kalimbas, el koto, un “sombrero sonoro” de Pierre Berthet y uno de esos tubos giratorios de plástico que producen un trino sorprendentemente agradable, especialmente en las manos de Roux. Juntos, su sonido recuerda las sonoridades lejanas de Vom Goldabfischer de Anton Bruhin, (también un abanico de un tubo de PVC, que arregló con una caña y llamó ch-pon), y traza un panorama esperanzador para la música folk genuinamente experimental; una exploración resbaladiza de costumbres, rutinas, narraciones e influencias dispares.

Artista: WILLIAM BASINSKI & JANEK SCHAEFER
Disco: On Reflection
Sello: Temporary Residence Ltd.
Año: 2022

Del sitio https://www.rotordiscos.com/ “El tiempo y la duración son temas centrales en la obra de William Basinski y Janek Schaefer, y esta colaboración a distancia tuvo una gestación larga de ocho años desde el principio hasta el final. En ese periodo, nuestra percepción colectiva del tiempo se ha vuelto a veces desorientadora. “La obra de Schaefer es una obra de arte exquisita, que no está sujeta al tiempo ni al espacio. La limitación alimenta la creatividad, que se revela como una expresión de minimalismo y enfoque cercano. Utilizando un delicado pasaje de piano de su archivo colectivo, Basinski y Schaefer tejen y retejen de numerosas maneras, forjando una ráfaga iridiscente de melodías parpadeantes. Los sonidos de varios pájaros que se escuchan desde las ventanas nocturnas de la gira pueden oírse ocasionalmente a lo largo del disco, rebotando en las fachadas de los espejos, reflejándose en sí mismos mientras remodelan continuamente sus propios entornos con el canto. ” … on reflection” mira hacia atrás, un bullicioso jolgorio de emociones positivas que se escuchan a través de los envejecidos espejos de la memoria. Es una meditación festiva en la que el sonido brilla a través del tiempo como la luz de las olas del mar que se pliega y despliega sobre sí misma.
Grabado en 2014-2022 entre Los Ángeles y Londres. Mezclado en Narnia, Walton-on-Thames. Dedicado a Harold Budd.”
:::::