Podcast Programa lunes 9 de enero de 2023

DESCARGA(lunes 9): Aquí o https://www.mediafire.com/perd230109.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile

https://radio.uchile.cl/programas/perdidos-en-el-espacio-2/705042/

Programa lunes 9 de enero de 2023, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: De vuelta a las pistas habituales del popurrí de músicas nuevas y nuevas que son viejas pero que suenan como nuevas, rarezas y estrenos. Esto es lo que tenemos preparado para este lunes, en el que despedimos a la “ayudista del inframundo” que viajará por otros derroteros.

Artista: AURITA Y SU CONJUNTO
Disco: Chambacu
Sello: Mississippi Records
Año: 1975/2022

Chambacú fue un barrio de Cartagena de Indias (Colombia) ubicado en los extramuros del centro histórico de la ciudad que desapareció en 1971. Considerado en su momento el tugurio más grande del país, fue el escenario de uno de los proyectos de erradicación de tugurios más importantes en la historia colombiana. Se hizo célebre por haber sido el escenario central del libro Chambacú, Corral de Negros de Manuel Zapata Olivella. No se sabe mucho sobre Aurita Castillo, « La Pavita Sensacional », aparte de que ella era una cantante infantil colombiana activa a fines de la década de 1960 / principios de la década de 1970. Ella hizo 2 álbumes y tuvo un éxito de cumbia con Chambacu.

Artista: HTRK
Disco: Death Is A Dream
Sello: N&J Blueberries
Año: 2022

Death Is a Dream ofrece un vistazo intrigante detrás del velo del célebre álbum de HTRK de 2021, Rhinestones, al recopilar 10 demos, viñetas y bocetos de la génesis del álbum. Escuchar las canciones en un estado más descarnado ilumina cuán llamativos y duraderos son estos arreglos: como los estándares perdidos de la máquina de discos de la carretera, las melodías irradian angustia espectral en casi cualquier tecla o tempo. Muchas de estas versiones vienen atadas a un pulso de percusión, lo que les da una sensación aún mayor de trote y soledad, balanceándose suavemente en un desierto privado.

Artista: JOHN ONDOLO
Disco: Hypnotic Guitar of John Ondolo
Sello: Mississippi Records
Año: 2022

John Ondolo pasó su vida viajando entre Tanzania, donde nació, y Kenia, donde grabó una serie de sencillos para sellos independientes a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960. A diferencia de la mayoría de los guitarristas de la región, Ondolo usó la afinación abierta (una de las favoritas de los guitarristas de blues estadounidenses), creando un zumbido hipnótico sobre el cual estableció infinitas variaciones rítmicas en sus temas principales. Inspirado por la explosión de la escena de la música pop en Nairobi, las últimas importaciones de rock and roll de los EE. UU. y la música tribal abakuria de su juventud, Ondolo transpuso instrumentos y ritmos tradicionales a su guitarra, tocándola a veces más como un arpa tradicional, e inventando un sonido totalmente único en la historia registrada de la guitarra africana.

Artista: ROMANCE & DEAN HURLEY
Disco: In Every Dream Home A Heartache
Sello: Ecstatic
Año: 2022

Romance y Dean Hurley se combinan para ‘In Every Dream Home A Heartache’, una celebración de duración de un álbum del glamour cuajado y el melodrama desgarrador de las telenovelas diurnas de EE. UU. Completamente muestreado de transmisiones dobladas en VHS, fragmentadas por los primeros códecs de YouTube, afirmaciones quejumbrosas de amor y acusaciones desesperadas de traición residen contra pianos de cola empapados de pérdidas y almohadillas de sintetizador tipo espejismo bajo una gasa sónica cubierta de baja fidelidad. Tal vez el género con guion más desechable y de mayor duración en la historia de la televisión, la serie diurna se prestaba a un tipo particular de exámenes hipermelodramáticos y concentrados de conflictos morales, relaciones secretas, adulterio y confusión familiar en medio del paisaje mundano del interior doméstico. . Un formato verdaderamente subestimado que entretejió drama e intriga en medio de una narrativa abierta y continua, las telenovelas fueron diseñadas y creadas específicamente para generar adicción y mantener a sus audiencias diurnas con historias escapistas que perpetuamente vertían drama en drama.

Artista: DIE WELTTRAUMFORSCHER
Disco: Liederbuch
Sello: Bureau B
Año: 2022

Melodías de canciones infantiles naïf y cuadros twee del suizo Christian Pfluger, dulces y espeluznantes a partes iguales, que canalizan el folk europeo clásico y regional en su propia marca de fantasía ligeramente siniestra. “Cuando el Welttraumforscher (explorador del mundo de los sueños) inició su viaje el 14 de julio de 1981, no era previsible que duraría tanto. Desde hace más de 40 años, Christian Pfluger de Zúrich trabaja con dibujos, textos y canciones sobre el universo idiosincrásico y fascinante del trío imaginario. Más recientemente, una retrospectiva de dos partes de 2021 en la Oficina B de Hamburgo fue una visión del mundo de sueños maravillosamente entusiasta del proyecto, que a pesar del trabajo continuo sigue siendo una especie de consejo interno hasta el día de hoy.

Artista: HAYTHEM MAHBOULI
Disco: Last Man On Earth
Sello: Schole Records
Año: 2022

Afincado en Montreal, el compositor, multiinstrumentista y diseñador de sonido tunecino Haythem Mahbouli publicó su segundo álbum en solitario “Last Man On Earth” (CD y digital) el 2 de diciembre de 2022 en el sello japonés Schole Records (Akira Kosemura, Quentin Sirjacq, Tim Linghaus…).
“Last Man On Earth” es un álbum conceptual. La grabación nos traslada al futuro de una Tierra hostil en la que la propia humanidad se enfrenta a la extinción. El álbum imagina el último viaje del hombre en nuestro planeta natal e invita a sus oyentes a sumergirse en su última y angustiosa conquista. La pista final narra los últimos días del único hombre superviviente en la Tierra. Está enfermo, sin aliento, pero recoge un último mensaje para el futuro, si es que lo hay. Sus palabras son las últimas que se pronuncian.
::::

Podcast Programa lunes 14 de marzo de 2022

DESCARGA(lunes 14): aquí o aquí https://www.mediafire.com/perd220314.mp3


Emisión en lí­nea a través de Podomatic … esto significa en lí­nea, sin necesidad de bajarlos al computador

Programa lunes 14 marzo de 2022, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: Partiremos con un músico que fusionó lo arriesgado con lo comercial a punta de creaciones y manejo de los dioses. Seguiremos nuevamente con Camea Ayewa que se repite el plato (estuvo la emisión pasada). Rarezas de la Bélgica experimental de principios de los 80s. Un debut de una banda que no pasó desapercibida en su minuto y que despertó a un director de videos de los más cool que han existido. Músicas perdidos en el tiempo y7 el espacio en el Japón de la presegundaguerra mundial. De Australia tendremos folk gótico a destajo y cerraremos con mambo desde Ghana, como para dejar resonando la invitación a sacudirse el próximo sábado 19, Fiesta de Cumple # 26 7/12 avos de Perdidos en el Espacio.

Artista: JAMES BLAKE
Disco: Friends That Break Your Heart
Sello: Polydor
Año: 2021

Del sitio https://ismorbo.com “El amor siempre ha sido el gran motor de la música desde tiempos inmemoriales: hay millones de canciones dedicadas a la intensidad, la pasión y la pérdida de relaciones románticas, pero pocas veces, se habla de la devastación que sentimos cuando perdemos una amistad. Pero como siempre, podemos contar con James Blake para que nos lleve por un viaje melancólico con elementos electrónicos, y después de lanzar un par de EPs durante la pandemia, regresó formalmente hace un par de semanas con su más reciente producción discográfica, Friends That Break Your Heart. El nuevo álbum de Blake aborda la intensidad de las relaciones platónicas, defendiendo la necesidad de explorarlas como algunas de las experiencias más formativas e intensas de la vida. Si se quiere hablar de rupturas, probablemente se podrían enumerar todos los discos del mundo; géneros, idiomas y generaciones combinados. Pero no hay muchos álbumes sobre la ruptura con los amigos: no es algo que se pueda manejar bien en la vida real. Suele causarnos un vacío extraño y que no podemos explicar muy bien, pero por fortuna Blake intenta darle sentido a todo esto, pues tras mudarse de Londres a Los Ángeles y pasar de ser un simple ser humano a un artista y productor consagrado que se codea con Jay-Z y Beyoncé, parece haber dejado atrás algunas amistades, expresándolo todo con una tristeza y sabiduría muy bien logradas. El quinto álbum de James Blake es un disco minimalista, sin adornos, en el que la música y la voz se complementan mutuamente de una forma hechizante, algo por lo que se caracteriza el británico. Los más viejos fans de este cantautor estarán felices de saber que en este proyecto Blake vuelve a sus raíces electrónicas de vanguardia, poco más de dos años después del muy pop Assume Form: como siempre, la voz distintiva del músico y su falsete delicadamente ronco, a menudo manipulado, ocupa el centro del álbum, pero también destacan sus hermosos arreglos orquestales, que suenan más complejos que en su álbum anterior, e incluso en los dos EP que publicó durante la pandemia. Así, nos regala un álbum hermoso, pero también disonante, áspero, y sonoramente emocionante”.

Artista: MOOR MOTHER
Disco: Black Encyclopedia Of The
Sello: Anti
Año: 2021

Del sitio https://www.indierocks.mx “La artista, poeta y activista Camae Ayewa, mejor conocida como Moor Mother, nos presenta su nuevo álbum de estudio y el primero bajo el sello Anti-, Black Encyclopedia of the Air. Caracterizada por un estilo crudo y experimental de hip hop y rap, Ayewa ha creado un estilo contestatario y crítico de las situaciones sociales que la rodean, y este disco no es la excepción, aunque ella misma lo ha catalogado como el “vendido”. Al respecto podemos decir que un término más adecuado sería “accesible”. Moor Mother no da tregua, como en ninguno de sus materiales anteriores, y como en otras ocasiones no viene sola, alrededor de Black Encyclopedia of the Air se reúnen una variedad de artistas que lo dotan de un alto grado de sofisticación. Podemos encontrar colaboraciones de Yatta, Dudu Kouaté, Pink Siifu, Lojii entre otros. Aunque pretenda ser asequible y atraer nuevos escuchas, sí debemos señalar que no es un disco fácil, sobre todo para los no iniciados. La música y toda expresión artística en la que se ve involucrada Ayewa, te confronta, está hecha para incomodar mientras reclama su lugar en el mundo, en este caso a través de la experiencia sonora. Pueden llegarse a extrañar las interpretaciones desgarradoras de Fetish Bones o los duros beats de Analog Fluids of Sonic Black Holes, pero a lo largo de su discografía ha demostrado versatilidad, evolución y ningún temor por el cambio, cosa que pocas veces se encuentra en un artista”.

Artista: BENJAMIN LEW & STEVEN BROWN
Disco: Douzieme Journee – Le Verbe, La Parure, L’Amour
Sello: Crammed Discs
Año: 1982

Lanzado originalmente a principios de la década de 1980, esta reedición presenta al artista electrónico belga Benjamin Lew junto con Steven Brown, el líder de la banda estadounidense Tuxedomoon. Con su pequeño sintetizador analógico, Benjamin tenía un talento único para crear atmósferas mágicas, evocadoras y poéticas. Douzieme Journee lleva al oyente a un viaje a través de paisajes extraños, lo que ha provocado comparaciones con la música de Jon Hassell y Brian Eno.
“Un álbum de fascinante extrañeza, un viaje exótico y surrealista. Elusivo y fascinante” – New Musical Express, 1983

Artista: THE HORRORS
Disco: Strange House
Sello: Universal
Año: 2007

Del sitio https://www.alohacriticon.com/ “Primer disco grande de estos horrores británicos, un conjunto deudor del abrasivo garaje 60’s de los Sonics, del proto-punk Stooges, del shock-rock de Alice Cooper, Screaming Lord Sutch o Screaming Jay Hawkins, del bubblegum-punk de los Ramones, de Siouxsie & The Banshees, del psychobilly de los Cramps, o del surf de Dick Dale. Su propuesta en textos se asienta en historias neuróticas y psicóticas de terror e intriga con altas dosis de humor negro, voncingleras narraciones con ritmos frenéticos, voces delirantes, guitarras fuzz, teclados contagiosos… El disco se abre con “Jack the Ripper”, una versión sobre el encuentro nocturno con Jack El Destripador original del curioso Screaming Lord Sutch, en donde se exhibe el sentido humorístico de su hacedor original. El single “Count in Fives” es uno de los mejores cortes de esencia psicodélica-garajera con atronador tempo, guitarras zumbantes, ritmo bailable y órgano. “Draw Japan” les ubica en su apostura más surf-rock, mientras que en la garagera-punk “Gloves” se muestran ardientemente fetichistas. “Gil Sleeping” oferta un instrumental con cierto sabor oriental y sinuoso trabajo en el bajo, mientras que “Sheena is a Parasite” es un tributo ramoniano con una vibrante sección rítmica, contenida también en la explosiva “Little Victories”, con un teclado irresistiblemente pegadizo. En resumen, se trata de una agitada revisitación garage-psycho, surf-punk y shock-rock, capaz de avivar el ánimo puntualmente con sus tempos apremiantes, amaneramientos afectados y estridentes texturas.”

Artista: Varios (Hamako Watanabe, Koume Akasaka, Michiyakko y mas)
Disco: is it really goodbye – more ryukoka recordings, 1929-1938
Sello: Death is not the end
Año: 2021

Del sitio https://thequietus.com: “De Death Is Not The End tiene la misión de expandir el archivo musical, con compilaciones de todo, desde doo wop jamaiquino hasta identificaciones de radio pirata y anuncios que tejen nuevos hilos en la historia de la música. Longing For The Shadow: Ry?k?ka Recordings, 1921-1939 se remonta a los inicios de la industria discográfica en Japón, y un estilo que fusiona las formas tradicionales japonesas con el pop occidental y la música clásica. Orquestaciones deslumbrantes y voces prominentes capturan parte del melodrama y la grandilocuencia que se encuentran en la música estadounidense y europea de la época, pero los lechos de instrumentos punteados y rasgueados le dan una elegancia ordenada, atando firmemente a la tradición Hogaku. No se ha escrito mucho sobre Ry?k?ka, y un libro de 2017 de Hiromu Nagahara da una pista de por qué, argumentando que, aunque popular entre el público, fue rechazado por los críticos tanto por su adopción de sonidos occidentales como por su insistencia en estilos tradicionales japoneses. Casi un siglo después, esas son algunas de las cualidades que hacen que esta compilación sea tan fascinante. Un cambio de duelo documenta un ritual de la región de Ayacucho en la zona central de la Sierra Sur del sur de Perú. Homenajes cantados en el primer aniversario del fallecimiento de doña Sofía Miranda de Bellido por las personas que la conocieron, el último adiós grabado por su nieto, Hánkel Bellido. Cada pieza comienza con una voz principal, pero rápidamente se encuentra con un coro cada vez mayor a medida que la comunidad se une al impresionante tributo. Las canciones oscilan entre el éxtasis y el mal humor, y la forma en que las voces se conectan en libre armonía tiene ecos débiles del canto del arpa sagrada. Sin embargo, en su mayoría, es un recordatorio del poder puro de la música, que transmite una explosión de sentimiento y una respuesta comunitaria que el lenguaje nunca pudo.

Artista: HTRK
Disco: Rhinestones
Sello: N & J Blueberries
Año: 2021

Del sitio http://www.altafidelidad.org “Los favoritos de culto HTRK– pronunciado Hate Rock– nacieron con la base de una forma opaca pero seductora de post-punk electrónico marcado en una identidad creada a base de cajas de ritmos y voces sensuales, si bien en trabajos posteriores el sonido de la formación fue suavizándose de forma sutil. En su ya quinto álbum, Rhinestones, apenas dos años del lanzamiento del anterior, hay un giro voluntario de la electrónica inicial hacia el country gótico. El dúo formado por Jonnine Standish y Nigel Yang nos presenta, así, en Rhinestones una colección de canciones minimalistas y sombrías, en mayor medida, en un ambiente prácticamente acústico que también recoge las esencias del dream pop. Grabado en su Dandenong Ranges natal, Australia, entre abril y mayo, Rhinestones es un elegante conjunto de nueve canciones melancólicas, emotivas y etéreas, prácticamente envueltas apenas de guitarra, voces en ecos y diferentes efectos de sonido. El dúo creó en el estudio numerosas versiones de cada una de las canciones del álbum pero, finalmente, acabó regresando a las demos más íntimas y conceptualmente más puras, desechando cualquier tentación de sobreproducción. De hecho, según ellos mismos han señalado, gran parte del proceso creativo consistió en averiguar lo desarrollada que debía estar o no una canción y cuánta forma, pulido y estructura necesitaría. Unido a todo ello, las letras de Standish, igual de minimalistas que su producción, giran alrededor de sueños y elucubraciones sobre el amor (Real Headfuck), las relaciones obsesivas (Valentina) y, sobre todo, la amistad (Fast friend). El resultado es un álbum que recuerda a unos Everything but the girl – o si quieres sus herederos del nuevo siglo, The XX– en un formato más minimalista y desnudo que acoge, y ahí está su verdadero mérito, notables canciones.

Artista: Varios (Seaboy & Nyame Bekyere, CK Mann & His Carousel 7 y más)
Disco: Essiebons Special 1973 – 1984 Ghana Music Power House
Sello: Analog Africa
Año: 2021
https://analogafrica.bandcamp.com/album/essiebons-special-1973-1984-ghana-music-power-house

Quien entregue premios musicales debería entregar uno al sello alemán Analog Africa, que ha pasado la última década descubriendo delicias perdidas de la producción del continente durante las décadas de 1960 y 1980, cuando pocas personas, aparte de los que vivían allí, sintonizaban los sonidos de África Occidental y más allá, Fela Kuti de Nigeria es una de las pocas excepciones. Pisándole los talones a Cameroon Garage Funk, esta colección, como siempre, presentada de manera encantadora con una investigación en profundidad, se centra en Ghana, cuya música highlife fue la fuente de gran parte de la producción africana. Su título rinde homenaje al sello Essiebons del productor Dick Essilfie-Bondzie, quien murió a los 90 años a la mitad de la compilación del álbum, pero no sin antes descubrir algunas gemas inéditas. A mediados de los 70, las raíces jazzísticas del highlife se entrelazaron con el sonido de la América negra para crear un híbrido funk con muchas guitarras tartamudeantes, declamaciones de James Brown y partes serpenteantes del órgano: un género capturado en pistas por agitadores de la escena como Ernest Honny y CK Mann, cuyo Yeaba es un destacado. Los momentos más extraños presentan los proto-sintetizadores de la época; Ahwene Pa Nkasa de Joe Meah tipifica un apetito por la rareza psicológica. Un viaje sorprendente a otro tiempo y lugar.
::::::