Podcast Programa lunes 2 de diciembre de 2024

DESCARGA(lunes 2): Aquí o https://www.mediafire.com/perd241202.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 2 de diciembre de 2024, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: El disco debut del batero de los Slowdive en clave Slowdive, uno que vuelve a componer después de casi 25 años, batería polvorienta desde el profundo Tuareg, un rescate desde tradiciones vocales del norte del japón, un fino heredero de las mejor tradición de Pole y cerrando metralla asesina de percusiones africanas contemporáneas

Artista: THREE QUARTER SKIES
Disco: Fade In
Sello: Sonic Cathedral
Año: 2024

Los visitantes habituales del Static Sounds Clubhouse sabrán que tengo una gran afinidad y un profundo amor por el sello Sonic Cathedral. Parece que hay un flujo interminable de discos de altísima calidad lanzados por este abanderado de la escena shoegaze del Reino Unido. Una vez más, mi bandeja de entrada grita de alegría cuando otro de estos lanzamientos llega listo para mis ansiosos oídos. Los fans de Slowdive se regocijan porque tenemos un nuevo álbum de Simon Scott bajo su apodo Three Quarter Skies. Ya ha publicado un EP de Universal Flames solo en casete, así como una canción en un sencillo navideño con amigos de su sello. Ahora regresa con su primer álbum titulado Fade In. La alegría de recibir esta grabación se ve ligeramente atenuada por el conocimiento de que su creatividad surgió en parte de un lugar de profunda tristeza. Simon nos lo explica:
“Mi pozo creativo ya estaba empezando a desbordarse y perder a mi madre me empujó al límite, no quería escribir melodías bonitas, ni música sentimental y empalagosa sobre el amor ni fingir lo feliz y saludable que es el mundo. Las canciones de Three Quarter Skies son enojadas, ruidosas, turbulentas, obstinadas y petulantes. Es un álbum de profunda desesperación, ansiedad, frustración y pérdida, ha sido terapéutico gritarle a las paredes de retroalimentación”
El álbum comienza con la discreta introducción de “Slight Betrayal”. Un ritmo estilo ping pong suena como una señal de una estrella distante. Una voz emerge de la estática pero se mantiene tentadoramente fuera del alcance de los brazos, cerca pero no lo suficientemente cerca. Atmósferas envolventes llenan los espacios intermedios creando una colcha ambiental en la que envolvernos. Hay algo extrañamente reconfortante en esta canción, algo familiar pero elusivo.
Sigue “Leave a Light On” con el bajo abrumando a la guitarra en cascada. Ese pulso constante se eleva y envuelve la pista en un velo difuso. Si bien hay una sensación tangible de pérdida en la melodía (que recuerda a Sigur Ros en sus inicios), también hay esperanza. Un optimismo que brilla. Especialmente en la subida hacia las líneas del coro.

Artista: THE THE
Disco: Ensoulment
Sello: Ear Music
Año: 2024

Del sitio https://www.mondosonoro.com/ “Veinticinco años sin un disco de canciones con ojos y cara, de esas que se cantan y se pueden llegar a tararear, es mucho tiempo. Matt Johnson lo sabe, y seguramente por eso –y también por el mal sabor de boca que le dejó el muy irregular “NakedSelf”, publicado en 2000– ha decidido jugar sobre seguro con doce cortes que no emborronan su legado pero tampoco lo agrandan en demasía para cualquiera que esté medianamente familiarizado con su obra. “Ensoulment” es el único de los álbumes de The The que está directamente marcado por la banda de directo que le acompaña desde The Comeback Special, la gira con la que volvió a los escenarios en 2018, y no al revés, como ocurría con todos sus anteriores discos. Y eso se nota en el tacto, más orgánico que nunca, por momentos muy acústico, sin experimentos, probaturas ni salidas de tono. Es todo tan continuista que el título remite a sus dos primeros discos (“Burning Blue Soul”, de 1981, y “Soul Mining”, de 1983) desde una perspectiva actual: las temáticas siguen basculando entre lo personal y lo político (a veces son la misma cosa) e incluso apenas hay décimas de segundo entre algunos de sus cortes. “Ensoulment” es un disco de hechuras tenues, de apariencia discreta, mucho más propenso al sigilo que al estruendo. Muy sólido. Tanto que en ocasiones linda con lo lineal, y eso no siempre parece bueno. Aunque me da que es un claro grower: gana puntos con las sucesivas escuchas y deslinda muchos más matices de los que se aprecian en una primera escucha. Y creo que Johnson canta mejor que nunca.

Artista: ETRAN DE L’AÏR
Disco: 100% Sahara Guita
Sello: Sahel Sounds
Año: 2024

Etran de L’Aïr, las ESTRELLAS DEL AÏR, la banda de bodas más longeva de AGADEZ, capital de la guitarra tuareg, regresa con un nuevo álbum de sonido desértico y soleado. Su primer álbum, No.1, llevó su música a los críticos y fans. Su segundo álbum, Agadez, los lanzó al circuito de giras internacionales. Y ahora están de vuelta con 100% SAHARA GUITAR, listos para conquistar el mundo, con esas melodías que se mueven como una tormenta de arena que sopla desde el otro lado del mar. Etran de L’Aïr son 100% Sahara, y eso se aplica también a la banda, todos hijos de Agadez, incluidos los hermanos Moussa, Abdoulaye y Abdourahamane, y su querido amigo, el más joven del grupo, Alghabid. Todos los hermanos escriben y tocan la guitarra, intercambiando instrumentos mientras Alghabid mantiene a los cuatro en la pista. En 100% SAHARA GUITAR, Etran de L’Aïr vuelve para reclamar el trono con su primer álbum de estudio. ¡Y qué sonido! Grabado en estudios soleados en la COSTA OESTE, los hermanos llevan ese viejo sonido de Agadez a nuevos niveles, agregando aún más guitarras a la mezcla, tejiendo capas de melodías cargadas de reverberación y armonías brillantes en un tapiz de sonido. ¿Cuánta guitarra pueden meter en un solo disco? La respuesta es 100%.

Artista: MAREWREW
Disco: Ukouk. Round Singing Voices of the Ainu 2012- 2024
Sello: Pingipung
Año 2024:

Andi Otto examina la composición de otro mundo del pueblo ainu, reprimido durante mucho tiempo, del norte de Japón, con una colección de armonías vocales que combinan lo antiguo con lo moderno, sutilmente bañadas de electrónica en grabaciones realizadas entre 2012 y 2023 y publicadas internacionalmente por primera vez. “Marewrew (pronunciado: Ma-leoo-leoo) es un grupo vocal femenino que canta canciones tradicionales ainu. La música del pueblo ainu, reprimido durante mucho tiempo, del norte de Japón ha sido un foco particular de la producción de Pingipung en los últimos años. Tras varias reediciones de Umeko Ando, la difunta gran dama de la música tradicional ainu, el foco está ahora en la música a capela de Marewrew, que por cierto significa ‘mariposa’ en ainu. Los oyentes atentos reconocerán las voces, ya que algunos de los miembros de la banda ya han actuado como coristas en grabaciones de Umeko Ando. Sus versiones a capela de la música tradicional ainu arrojan una luz completamente nueva sobre las fascinantes canciones que se han transmitido de generación en generación exclusivamente a través del canto.

Artista: GHOST DUBS
Disco: damaged
Sello: Pressure
Año: 2024

Ghost Dubs, cuyo verdadero nombre es Michael Fiedler, también conocido como Jah Schulz, anuncia un renacimiento con ‘Damaged’, su primer álbum para el sello PRESSURE de The Bug. Tras haber lanzado recientemente dos LP de dub experimentales que pasaron desapercibidos, con su serie ‘Dub Over Science’, el productor y especialista en bajos alemán, ahora amplía aún más sus propios parámetros de exterioridad con estas doce exploraciones frescas de la desviación del dub. Para aquellos que sienten que la fusión del dub techno y el drone ambiental había terminado creativamente con la desaparición del sello de corta vida con sede en Berlín, Chain Reaction. Ghost Dubs ahora mejora y extiende la metodología abstracta de ese legendario modelo aún más y más profundamente, flotando en un mar maravillosamente cálido de silbidos y felicidad estática. Esto es dub tan atomizado que se desintegra dentro de tus tímpanos. Es música, donde las máquinas toman el control y prácticamente todos los rastros de humanidad se borran. Pero, afortunadamente, el alma más cálida aún rezuma seductoramente de los poros de los ritmos robóticos de Fiedler. Implacablemente hipnótico, seriamente sedado, ‘Damaged’ celebra el punto de partida dentro de sus fascinantes ritmos de gama baja.

Artista: ARSENAL MIKEBE
Disco: Drum Machine
Sello: Nyege Nyege Tapes
Año: 2024

La banda está formada por los percusionistas Ssentongo Moses, Dratele Epiphany y Luyambi Vincent de Paul, y fue cofundada por el artista portugués Jonathan Uliel Saldanha. Lanzaron e interpretan un estilo de batería pesado intercalado con voces soul y trance con infusión de jungla. Para hacer su música, utilizan un instrumento personalizado ideado por el maestro escultor ugandés Henry Segamwenge, más conocido simplemente como Sega. Mediante ingeniería inversa de la icónica caja de ritmos TR-808 de Roland, idearon una “máquina de percusión” de acero fundido que permite a Arsenal Mikebe integrar a la perfección sonidos electrónicos con graves intensos en sus frenéticas actuaciones. Drum Machine es una “clase magistral rítmica que es imposible de encajar en ningún nicho o categoría”, nos dicen, en la que los ritmos cinéticos “parecen bisecarse entre sí, deslizándose entre firmas de tiempo con tanta fluidez como perforan la membrana entre lo orgánico y lo digital”. Con sede en Kampala, Arsenal Mikebe es un innovador conjunto ugandés que baila alegremente en los márgenes de la música acústica y electrónica, infundiendo polirritmos con ritmos cambiantes con cánticos vertiginosos y drones sintéticos fantasmales. La banda está formada por los percusionistas Ssentongo Moses, Dratele Epiphany, Luyambi Vincent de Paul y fue cofundada por el alquimista sónico portugués Jonathan Uliel Saldanha. Juntos se mueven a caballo entre un instrumento personalizado único soñado por el maestro escultor ugandés Henry Segamwenge, más conocido simplemente como Sega. Al aplicar ingeniería inversa a la icónica caja de ritmos TR-808 de Roland, idearon una “máquina de percusión” de acero fundido que permite a Arsenal Mikebe integrar a la perfección sonidos electrónicos con graves intensos en sus frenéticas actuaciones, y es este dispositivo el que se encuentra en el núcleo de su álbum debut.
::::

Podcast Programa lunes 30 de enero de 2023

DESCARGA(lunes 30): Aquí o https://www.mediafire.com/perd230130.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile….

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

y todo el detalle en
www.perdidos.cl

Programa lunes 30 de enero de 2023, 23:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: : Esta emisión da cierre de la temporada 2022 y extraordinariamente al aire a las 23.00 hrs.

Artista: SUNFEAR
Disco: Octopus
Sello: Dark Entries
Año: 2022

Sunfear, el proyecto de la artista multidisciplinar radicada en Estambul Eylül Deniz, debuta en Dark Entries con Octopus. Desde 2017, Deniz ha estado trabajando como compositor, intérprete y DJ, con un enfoque en diferentes facetas de la música ambiental y experimental. Deniz está profundamente inmerso tanto en la teoría musical como en la historia. Explora técnicas electroacústicas, utilizando piano, guitarra, voz y sintetizador. Estas son sus herramientas para la autoexpresión, los medios para contar su historia al mundo. Octopus es una reflexión sobre la soledad, la memoria y la afición infantil de Deniz por las criaturas acuáticas. Las diez canciones del álbum son estáticas y turbulentas, tristes y optimistas, arraigadas y de otro mundo. Una grabación de campo de un riachuelo que fluye suavemente sustenta la apertura instrumental del álbum “Dokun”. La corriente comienza tranquilizándonos, pero a medida que aumenta la tensión a lo largo de la canción, su presencia se vuelve inestable, extraña. En “I Don’t Know Why I’m Crying”, un motivo repetitivo sirve como lienzo para la majestuosa y reverberante voz de Deniz. Si bien la fuente del dolor permanece desconocida, su catarsis es pura y real. La penúltima pista, “Octopus”, irrumpe en un inesperado ritmo de trip hop, que solo enriquece el terruño introspectivo del álbum. Con Octopus, Deniz guía suavemente al oyente a lugares desconocidos.

Artista: Various (Etran de L’Aïr y más)
Disco: Music from Saharan WhatsApp
Sello: Sahel Sounds
Año: 2021

Del sitio https://www.densidad2025.com “ La breve -pero conmovedora- primera entrega de la serie Music From Saharan Whatsapp, está llena de pasajes de guitarra deliciosamente intrincados e hipnóticos patrones rítmicos, con un inherente toque psicodélico. A partir de este año, el sello de Portland, Sahel Sounds, estrenará una colección que consistirá en lanzamientos mensuales a base de audios de Whatsapp, los cuales serán enviados por artistas de la escena musical sahariana. Estos fragmentos crudos de ensayos o sesiones en vivo no tendrán ningún tipo de producción; se sentirá como si algún amigo oriundo del Sahara estuviera compartiendo sus canciones contigo, para que le puedas dar tu opinión. Es un esfuerzo noble que busca dar a conocer proyectos para facilitarles una audiencia fuera de su localidad -y posible apoyo económico-, pues la mayoría no cuentan con los medios para grabar adecuadamente su material. En la primera entrega de esta serie, la austera banda de bodas, Etran de L’Aïr, nos permite la entrada a uno de sus ensayos en su natal Agadez. No son precisamente una banda desconocida, pero tampoco se trata de un proyecto de alta gama. Como lo estipula su biografía: “son la banda de bodas para las personas sin dinero”.

Artista: KRISHNA GOINEAU
Disco: I need a slow
Sello: Bureau B
Año: 2022

Del sitio: https://www.rotordiscos.com : “Krishna Goineau nació en Sri Lanka en 1963. Pasó su juventud en los años 70 en Barcelona, donde se reunió con Javier Hernando y otros miembros en 1978 para fundar el grupo post-punk XEEROX. En 1981, Goinau se trasladó a Düsseldorf, donde conoció a Christo Haas y Beate Bartel. Se convirtió en el cantante del proyecto conjunto LIAISONS DANGEREUSES y prestó su inconfundible voz al gran éxito del grupo (“Los Niños Del Parque”). A finales de los años 80, Krishna Goineau vive en Bruselas y se convirtió en cantante y teclista de los grupos METROPAKT y VELODROME, junto a Jordi Guber. Desde hace ya años Goineau vive muy recluido en el sur de Francia y se concentra principalmente en su pintura. En 2007/2008 trabajó en su casa con sintetizadores analógicos en una serie de canciones que a día de hoy no se han publicado. Cortes electrónicos y composiciones inquietantes que suenan tan contemporáneos como ajenos a cualquier zeitgeist. Bureau B pone finalmente a disposición una selección de estas grabaciones perdidas con esta colección “I Need A Slow”.

Artista: CELESTINE UKWU & HIS PHILOSOPHERS NATIONAL
Disco: Ilo Abu Chi
Sello: Philips
Año: 1974

Del sitio https://es.globalvoices.org: Celestine Ukwu, filósofo-músico nigeriano que dejó su huella en la vida de los igbo . Su prodigioso talento se vio truncado en un accidente automovilístico. Celestine Ukwu (1940-1977) nació en Enugu, al sureste de Nigeria, y es conocido como uno de los compositores filosóficos más destacados del highlife igbo. Su música empezó a destacar al final de la guerra civil de 1970 y sigue siendo popular actualmente. Su herencia musical lo dotó de una comprensión fundamental del conocimiento, la realidad y la sabiduría profundamente arraigados en su identidad igbo. La madre de Ukwu era cantante y su padre interpretaba música tradicional igbo, mientras que su abuela era música y bailarina folclórica. En una investigación publicada en 2012, el profesor de música Richard C. Okafor describió a Ukwu como «un supercrítico de la desigualdad económica» cuyas «letras filosóficas» han tenido más impacto «que muchas homilías de ministros de Dios». Esta «riqueza filosófica» le distinguía de «otros músicos de su tiempo y tipo», afirman los biógrafos de Ukwu. A través de su música, cumplió su misión como conciencia moral profética de la sociedad, señala la etnomusicóloga Eunice Ibekwe, en un artículo publicado en 2014.

Artista: ANDREW TUTTLE
Disco: Fleeting Adventure
Sello: Mistletone
Año: 2022

El álbum de encierro se ha convertido en una especie de cliché, lo que generalmente significa un asunto depresivo y melancólico. Este quinto álbum del músico de banjo australiano y mago del sonido Andrew Tuttle es reflexivo pero nunca depresivo; de hecho, lo describe como “un doomscroll inverso”, y rebosa la sensación de liberación y alegría que proviene del más pequeño escape del encierro. Completamente instrumental, es esencialmente un paisaje sonoro impulsado y moldeado por el ingenioso y melódico banjo de Tuttle, pero ambientado en medio de una pantalla panorámica de música electrónica, guitarra, violín y más. Opener Overnight’s a Weekend es casi atronador, una siniestra banda sonora en busca de una película. Con algunas partes maravillosas de pedales de acero de los innovadores de Nashville Luke Schneider y Chuck Johnson (este último también mezcló el álbum), gran parte de Fleeting Adventure evoca imágenes de una pradera de Tennessee, aunque es tanto la brillante inmensidad del interior de Australia lo que se evoca en los cortes. como Freeway Flex. A veces, también, como en Alexandra de Tuttle (de 2020), son los tranquilos suburbios de Brisbane los que brindan la inspiración. La pieza más sobria y con más percusión, Siempre hay un cuervo, tiene el solo de banjo de Tuttle describiendo y eventualmente conversando con la humilde criatura.

Artista: COSEY FANNI TUTTI
Disco: Delia Derbyshire: The Myths and the Legendary Tapes
Sello: Conspiracy International
Año: 2022

El intento de Cosey Fanni Tutti de integrar el estilo de Delia Derbyshire con el suyo propio es una escucha densa y fascinante, utilizando las notas originales del compositor de Radiophonic Workshop como guía en un conjunto completo de fascinantes piezas de humor. Cosey encuentra un sutil punto de encuentro entre su electrónica deslizante y las transmisiones de cinta y oscilador orientadas al futuro de Derbyshire. A diferencia de su último álbum, “Tutti” de 2019, no hay nada de la percusión industrial que recordó a los oyentes lo fundamental que fue para dar forma al sonido de la música electrónica británica. Esas texturas hipnóticas de sintetizador que siempre han sido centrales en la música de Cosey suenan aún más conmovedoras cuando se combinan con las inconfundibles huellas dactilares sónicas de Derbyshire. El problema de encontrar suficiente música para acompañar una película completa sobre Derbyshire es que el compositor no grabó muchas piezas originales. Aquellos a los que tenemos acceso, el tema original de “Doctor Who” y clásicos como ‘Blue Veils and Golden Sands’ y ‘The Delian Mode’, son demasiado conocidos para seguir reutilizándolos una y otra vez. Así que Tutti fue al notorio archivo de cintas de Derbyshire, una caja de 267 cintas de carrete a carrete y miles de documentos, confiada a Mark Ayres, de Radiophonic Workshop, después de su muerte. Lo más interesante es que el archivo también incluye notas de Derbyshire sobre cómo fabricó sus sonidos, lo que le permitió a Tutti visitar espacios sonoros similares utilizando su propio arsenal de sintetizadores y grabadoras.