DESCARGA(lunes 28): Aquí o https://www.mediafire.com/perd241028.mp3
Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Perdidos en el Espacio | 22:00 hrs por Radio Universidad de Chile
Tanta música nueva, tan breve la existencia para darse cuenta.
DESCARGA(lunes 28): Aquí o https://www.mediafire.com/perd241028.mp3
Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Bitácora: Guitarras encumbradas en cimas y cimas de copas de bosques encantados, plegarias a deidades que habitan en paraísos alados, bailes cacofónicos con sentido crítico, ritmos bajados hasta un brumoso inframundo, una melódica de los dioses y cerrando con experimentación alienígena ulalá.
Artista: SIX ORGANS OF ADMITTANCE
Disco: Time Is Glass
Sello: Drag City
Año: 2024
Al regresar a su casa en Humboldt después de 20 años de vagabundeo, Ben Chasny encuentra nuevas conexiones entre los modos (guitarra punteada, folk silencioso, noise experimental) que han entrecruzado su obra durante mucho tiempo. Como ocurre con todos los mitos griegos, hay varias versiones contradictorias de la historia de Hefesto, pero en cada una de ellas, fue exiliado del paraíso y obligado a trabajar duro en su oficio en la Tierra antes de poder volver a casa, transformado en un dios artesano. Estoy seguro de que Ben Chasny no estaba haciendo afirmaciones tan elevadas cuando le dio el nombre de Hefesto a una canción de su nuevo álbum, pero los paralelismos son evidentes. Cuando Six Organs of Admittance tenía unos años y todavía era bastante divisible por Leo Kottke y la No-Neck Blues Band, Chasny dejó el norte de California como un severo guitarrista de fingerstyle con inclinaciones por los modos asiáticos, el ruido lo-fi y la antigüedad oculta. Después de 20 años de vagabundeo, regresó a Humboldt como un compositor más templado y un artista de sonido superior de amplio alcance. Solo, atrajo las antiguas secuoyas a su alrededor como una cortina y se puso a trabajar en Time Is Glass. En lugar de agregar nuevos experimentos a los que se encuentran dispersos en sus docenas de lanzamientos, los reanudó, utilizando todos los poderes que había acumulado, desde la ventaja especial de donde todo comenzó.
Artista: GANAVYA
Disco: Like the sky I’ve been too quiet
Sello: Native Rebel Recordings
Año: 2024
Del sitio https://marvin.com.mx : “ Nuevo álbum de la india nacida en NY y residente en California, Ganavya, Like the sky I’ve been too quiet es experimentación basada en el jazz y las tradiciones sonoras del sur de la India. Ante el fuego que se aproxima los individuos poco o nada pueden hacer. Algunos optan por la reflexión silenciosa para estar preparados para el final. Ganavya, vocalista y productora, criada en Tamil Nadu y nacida en Nueva York, residente en Irvine, California, busca equilibrio entre los opuestos. Unir realidades separadas y opuestas para lograr el entendimiento humano. Su último trabajo like the sky I’ve been too quiet anexa poesía, instrumentos y sonidos de la India, jazz, un foco meditativo. Siempre todo trenzado por su voz y su técnica de canto carnática, entre el Tamil y el Ingles. Ondula hacía el ambient, el folk, la world music; pero sobre todo hay un drama oculto que se maneja con la placidez de la meditación. La instrumentación orgánica de flautas, bajos, percusiones… se mezcla con detalles drone, sintetizadores y otros asuntos de la tecnología.
Artista: VA (slits, Gang of Four, The Pop Group y más)
Disco: In The Beginning There Was Rhythm
Sello: Souljazz
Año: 2002/2024
El post-punk ha sido un género mainstream durante los últimos 20 años, en gran medida gracias a las bandas revivalistas que rememoraron el sonido que transformó el underground a finales de los años setenta. En aquel entonces, las bandas post-industriales empezaron a combinar el material sucio del punk con el material atrevido del funk o el groove de la música disco, dando como resultado una música que exigía un estilo de baile diferente al del pogo. Puede que ahora parezca obvio, pero en aquella época era algo nuevo que bandas como Cabaret Voltaire se alejaran de los gestos de rock despojados hacia ritmos de caja de ritmos y una creciente disposición a deshacerse de las guitarras en favor de los sintetizadores. Era una época de transición, cuando la new wave todavía no encabezaba las listas de éxitos, y muy pocas de las bandas de In The Beginning There Was Rhythm llegaron a ser estrellas en ese sentido. 23 Skidoo, A Certain Ratio, The Pop Group y The Slits eran demasiado desaliñados para eso (esta última, por cierto, es la única banda femenina en el recopilatorio y cuya canción le da nombre). Prácticamente todos los artistas representados fueron influyentes, aunque de diferentes maneras. Throbbing Gristle pasará a la historia como la banda industrial por excelencia, mientras que The Human League, después de separarse de sus compañeros de armas que luego formaron Heaven 17, se escribieron en la memoria colectiva de los años ochenta con sus éxitos. Otros han demostrado ser notablemente longevos, como A Certain Ratio, cuyo nuevo álbum no se lanzó hasta abril. The Slits tienen la última palabra, porque: “El silencio también es un ritmo”.
Artista: MARIA SOMERVILLE
Disco: All My People
Sello: Autoproducido https://mariasomerville.bandcamp.com/album/all-my-people
Año: 2019
Hay una sensación persistente de aislamiento que subyace en la música de All My People. Un álbum en el sentido más estricto del término, el debut de Maria Somerville somete el medio a su voluntad y crea un mundo en sí mismo, oscurecido por el sonido. All My People es un álbum que te cautiva. Te lleva cada vez más lejos hacia los paisajes sonoros oscuros y profundos que se encuentran en la canción de apertura ‘Eyes Don’t Say It’, cuya base de voces en constante desarrollo y ritmo minimalista prepara el escenario para un disco que es una clase magistral de creación de estado de ánimo, tensión e intriga al difuminar las líneas entre el primer plano y el fondo. La atención de Maria Somerville a los detalles también se presta a esta creación de estado de ánimo. La estructura de All My People se entrelaza desde la música ambiental abstracta de “Undoing” hasta la sensación abierta de alivio que da el suave balanceo de “Dreaming” y de vuelta a los ritmos ominosos, lúgubres y austeros, y a la voz susurrante de “All My People”. Esta lista de canciones ondulante crea un flujo y reflujo palpable dentro del disco que da como resultado el hilo cohesivo general que lo mantiene todo unido. Hay mucho que desentrañar en All My People. Aunque Somerville trabaja con sonidos alternativos, minimalistas y electrónicos de una manera dinámica y que llama la atención. El disco en su conjunto es discreto, esto se debe en gran parte a la interpretación vocal silenciosa de Somerville en todo momento. Su voz está en todas partes en el álbum, pero nunca domina, sino que se entrelaza con la producción para convertirse en parte del entorno general sin que este la ahogue. Este enfoque se aprecia mejor en el tema que cierra el álbum, “Brighter Days”, donde la voz inquietante descansa ligeramente detrás de un ritmo que marca el ritmo, casi apoyándolo y convirtiéndose en parte del telón de fondo que se suma a la atmósfera oscura y brumosa.
Artista: AUGUSTUS PABLO
Disco: Dubbing With the Don
Sello: Jamaican Recordings
Año: 2001/2015/2024
Viaje de regreso de la entonces exclusiva versión del maestro de la melódica (2001) extraída directamente de las cintas maestras producidas por el maestro, Bunny Lee. Extraído de raras caras B, dubplates inéditos y grabaciones de sesión más humeantes que nunca habían visto la luz del día en su lanzamiento original en 2001, ‘Dubbing With The Don’ desfila con un conjunto apropiadamente inquietante de trod, step y skank pesados aliviados por la melódica, el órgano, el piano y el clavinet atemporales y expresivos de Pablo. Un elenco estelar -Aston “Family Man” Barrett y Robbie Shakespeare al bajo, Carlton Barrett a la batería, Chinna a la guitarra y Bobby Ellis a la trompeta- marcan los ritmos, doblados hasta los topes por Bunny Lee, para que Pablo se eleve sobre ellos y calme al sueco, en particular en versiones (entonces inéditas) de “Cassava Piece”, aquí como “Sweet Cassava (Dub)” con bajos atronadores y preñada de cortes, o la versión recursiva de cámara de eco asesina de “King Tubby se encuentra con Rockers Uptown”, rebautizada como “Rockers Downtown”, con Pablo volando como un pájaro aturdido por la fruta fermentada en “Well Frozen” (Dub)”, o sobre explosiones ácidas locas y un arrullo doo wop en “Talking Dub”, la difusión del soul duppy “Death Trap (Dub)” y un lúgubre “Pablo Express”.
Artista: ANNE GUILLIS
Disco: Aha
Sello: La Scie Dorée
Año: 1984/2024
Publicado originalmente en 1984, “Aha” de la vanguardista francesa de culto Manon Anne Gillis es una obra maestra menos conocida que combina experimentos concretos con cintas en un vertiginoso trabajo de sintetizador cósmico y sesiones de voz arcanas y prolongadas. Es una gran recomendación para cualquiera que se sienta atraído por Ghédalia Tazartès, Meredith Monk, Robert Ashley o incluso Throbbing Gristle. Cuando se tomó un descanso de más de 25 años en 1994, después de publicar “Euragine”, Gillis dejó atrás un catálogo singular y poco convencional que complementaba su trabajo como fotógrafa, escritora e intérprete. Comenzó a grabar a principios de los 80, inicialmente bajo el apodo de Devil’s Picnic, y atravesó el búnker de las ondas cósmicas/minimalistas con el genial “Pomme Ou Pas Pomme”. Gillis pronto abandonó ese proyecto para grabar bajo su propio nombre, aumentando sus oscilaciones con experimentos vocales crípticos, loops de cinta desmoronados y detritos sampleados. Su tercer álbum como Anne Gillis, ‘Aha’, fue el más intransigente hasta ese momento; incluso su disonante predecesor ‘Lxgrin’ tenía algunas referencias a su pasado, con sus loops de beatbox chisporroteantes y gestos pop sobremuestreados.
:::::
DESCARGA(lunes 15): Aquí o https://www.mediafire.com/perd240115.mp3/
Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Bitácora: Músicas africanas contemporáneas con alta carga histórica, una banda sonora que lleva siglos esperando salir por Perdidos, Etiopía del pretérito presente en Perdidos una vez más, la melódica de Agustus Pablo resuena una vez más, un torrente de cuerdas como nunca habíamos escuchado y cerrando melodías planeadoras de alto octanaje.
Artista: AFRICAN HEAD CHARGE
Disco: A Trip To Bolgatanga
Sello: On-U Sound
Año: 2023
La creencia del maestro percusionista Bonjo Iyabinghi Noah de que “la batería es medicina” sigue siendo el núcleo de las exploraciones de doblaje psicodélico transglobal de African Head Charge. Han pasado cuarenta y dos años desde el lanzamiento de su debut My Life In A Hole In The Ground, que presagió el nacimiento del tribal house, y más tarde del Jungle y el dub techno. El impacto intercultural de la banda se puede sentir en todo el espectro de la música bass del Reino Unido, con artistas contemporáneos como Al Wootton y Azu Tiwaline ampliando aún más las técnicas de estudio de Adrian Sherwood y los entrenamientos de percusión de Noah. AHC hoy en día podría considerarse un proyecto algo heredado, sus lanzamientos en los últimos veinte años son pocos y espaciados. Su último álbum original fue lanzado en 2011, seguido de dos colecciones de tomas descartadas y doblajes alternativos de los archivos de On-U Sound.
Artista: ZBIGNIEW PREISNER
Disco: La double vie de Veronique
Sello: EMI
Año: 1991
La brillante meditación de Kieslowski sobre vidas alternativas. La doble vida es la enigmática historia de dos doppelgängers: Weronika y Véronique son dos mujeres jóvenes de Polonia y Francia, ambas cantantes, de la misma edad y físicamente iguales en todos los aspectos, inconscientes de la existencia de la otra, pero inconscientemente sintiendo a una compañera espectral. Y ambos, por supuesto, son interpretados por Jacob, aunque el diálogo polaco de Weronika está doblado. Weronika, que tiene un corazón débil, muere en el escenario a mitad de una canción y, a cientos de kilómetros de distancia, Véronique, sin saber por qué, intuye que ella también tiene un defecto cardiológico y que existe peligro en seguir una exigente carrera como cantante. Ella lo abandona -para horror de su maestro- y su vida artística y espiritual se ve desplazada hacia una difícil historia de amor. La música de La doble vida de Veronika es del compositor polaco Zbigniew Preisner, quien anteriormente compuso la música de la ambiciosa serie de películas Dekalog para Kie?lowski en 1988 y 1989, así como varias películas de la directora Agnieszka Holland, como Europa Europa. Preisner es un compositor interesante; es un hombre serio que escribe música minimalista inteligente para películas serias e intelectuales, pero durante tres o cuatro años a principios de los años 1990 fue cortejado por Hollywood, ganando el Premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles a la Mejor Música tres años seguidos, por esta película en 1991, Damage en 1992, y Three Colors: Blue y The Secret Garden en 1993. Esto lo llevó a componer varias piezas de comida convencional que nunca imaginarías que haría: el vehículo de Meg Ryan When A Man Loves a Woman. , por ejemplo, pero La doble vida de Veronika fue la primera película que realmente lo presentó al público estadounidense, y no sorprende ver por qué fue tan aclamado después, porque es realmente muy buena.
Artista: ASELEFECH ASHINE & GETENESH KEBRET
Disco: Beauties
Sello: Mississippi Records
Año: 1976 / 2023
Una maravilla del pop de África Oriental de 1976, ‘Beauties’ fue el único álbum lanzado por las misteriosas Aselefech Ashine y Getenesh Kebret, dos mujeres jóvenes respaldadas por una de las bandas de jazz y funk más dinámicas de la escena etíope. El disco fue un gran éxito en Etiopía en 1976, pero los artistas nunca lanzaron otro álbum, por lo que sigue siendo un documento singular: uno de los últimos discos de la Edad de Oro de Etiopía. Reeditado íntegramente por primera vez, ‘Beauties’ es una joya poco escuchada que se basa en el talento de sus dos protagonistas, ambos cantantes formados en las técnicas vocales centenarias de su región. Junto a las leyendas de la Edad de Oro, The Army Band, que tocó con Tlahoun Gesesse y Mahmoud Ahmed, bailan alrededor de contrabajos apretados y vampiros de percusión huecos y cambiantes, armonizando junto a trompetas gorjeantes y pianos modales.
Artista: AUGUSTUS PABLO
Disco: Pablo Meets Mr. Bassie – Original Rockers Vol. 2
Sello: Shanachie
Año: 1991
“Pablo Meets Mr. Bassie: Original Rockers Vol. 2” es lo más genial de Augustus Pablo de su período clásico de la década de 1970, y vale la pena mejorar tu colección de música. Aquí Pablo hace su magia en un ambiente instrumental, a veces ligeramente dubby. El tono de estos trabajos es similar a la naturaleza densa y embriagadora de otros LP clásicos de Pablo, incluido, por supuesto, el original “Original Rockers”. “555 Crown Street”, por ejemplo, es una melodía instrumental absolutamente fenomenal, cuyo ritmo se denomina “555 Dub Street” en el LP “King Tubby’s Meets Rockers Uptown”. Escuchar el rico y completo corte melódico de este ritmo es una experiencia emocionante, incluso reveladora, y “555 Crown Street” está a la altura de “Cassava Piece” y otras de las mejores obras de Pablo; uno sólo desearía que fuera tres veces más largo. “Rocker’s Rock” es otro sabroso slow-skank melódico que es una versión melódica de “Rocker’s Dub” del clásico álbum “Original Rockers”. “Pablo Satta” es un clásico reconocido de Pablo en el famoso ritmo “Satta Massa Gana”, y aunque aparece en algunos otros sets, este es el tema más claro que he escuchado hasta ahora. “Power Of The Trinity” yuxtapone muy bien tonos pensativos y de mal humor con una percusión ligeramente skanking. Aparte de su melódica siempre asesina, Pablo nos complace con un poco de xilófono, sobre todo en el suave “Golden Seal” y el dubby “West Abyssinia”. Pablo también toca un clavinet desagradable en el funky “Havendale Rock”.
Artista: ARNOLD DREYBLATT & THE ORCHESTRA OF EXCITED STRINGS
Disco: Resolve
Sello: Drag City
Año: 2023
La música de Arnold Dreyblatt parece eterna. Sus piezas hipnóticas parecen aprovechar una corriente continua de sonido que espera en el éter. Quizás por eso sorprende que Resolve represente su primer lanzamiento nuevo con su Orchestra of Excited Strings en más de 20 años. Para cualquiera que se haya enganchado con el poder del trabajo de Dreyblatt, esta es una música que se siente esencialmente omnipresente, siempre lista para ser tocada y escuchada nuevamente. Esa sensación de permanencia se debe en parte a la excavación continua de la obra de Dreyblatt a lo largo de las últimas décadas a través de reediciones y grabaciones de archivo, más recientemente un impresionante set en vivo de 2001 con Tony Conrad y Jim O’Rourke lanzado a principios de este año. Pero como álbum impulsado por el infinito, las fortalezas independientes de Resolve siguen siendo innegables. A Dreyblatt le gusta establecer un ritmo simple y dejarlo fluir, agregando pequeños acentos y matices aquí y allá, pero sobre todo explorando lo que sucede cuando las cosas se mantienen estables, sólidas y fuertes. Es una táctica especialmente fructífera cuando su humilde “orquesta” incluye a grandes de la experimentación como Konrad Sprenger (también conocido como Joerg Hiller), Joachim Schülz y Oren Ambarchi. Su presencia constante y su habilidad, naturalmente, crean una música consistente.
Artista: HESSIEN
Disco: The Alchemist
Sello: Sound in Silence
Año: 2023
The Alchemist es el nuevo álbum del grupo ambiental Hessien. Es su segundo lanzamiento para el sello Sound In Silence después del EP Calcifer en 2013. Hessien es el dúo de Tim Martin (Maps and Diagrams, Atlantis, Karst, Bluhm, Black Elk, Ouvala) y Charles Sage (y0t0, The Rothko Chapel). ). Fueron prolíficos en la primera mitad de la década pasada, lanzando trabajos en Fluid Audio, Sound In Silence, Beko DSL, Long Story y Audio Gourmet. The Alchemist puede verse como una pieza complementaria de Home Is Where the Ghost Is de 2010. Según la publicidad del sello, el nuevo álbum es “un viaje asimétrico de una hora a través del diseño de sonido de un estado de ensueño con textura de guitarra. Cuidadosamente masterizado por George Mastrokostas (Absent Without Leave), The Alchemist es una evolución en su tono instantáneamente reconocible, que refleja la influencia de proyectos paralelos, colaboraciones y experiencias de vida de los últimos diez años”.
:::::