DESCARGA(lunes 3): aquà o aquà https://www.mediafire.com/perd220103.mp3
Nuevo logoooooooo 2022 (gracias Antonio)
Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Perdidos en el Espacio | 22:00 hrs por Radio Universidad de Chile
Tanta música nueva, tan breve la existencia para darse cuenta.
DESCARGA(lunes 3): aquà o aquà https://www.mediafire.com/perd220103.mp3
Nuevo logoooooooo 2022 (gracias Antonio)
Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Bitácora: herencia de unxs Stereolab+Broadcast+Laika solo para comenzar el Perdidos de este lunes, luego estrenamos por doble desde España y desde el interior de Perdidos inauguraremos el nuevo logo. El saxofonista que está en el radar de los artistas más inquietos vuelve a visitar este programa musical, y luego una vuelta a la tuerca de una banda que no deja de ser increÃble a pesar de los años. Entraremos en meditación mÃstica por alrededor de 9 minutos con una italiana que primera entra en la cápsula Lamentos sudamericanos casi al finalizar y cerraremos con un vuelo planeador en busca de impactar a la glándula pineal y dejarla vibrando hasta entrar en resonancia y explotar.
Artista: ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP
Disco: We’re OK. But We’re Lost Anyway
Sello: Bongo Joe
Año: 2021
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp es un grupo multinacional con sede en Suiza de tamaño elástico y géneros cambiantes. Combinando lo acústico con lo electrónico y pesado en las percusiones y los metales, también hay una sección de cuerdas impresionante. Juntos ofrecen una variedad de melodÃas hipnóticas que piden ser movidas. Es una mezcla rica y sabia con fragmentos de Radiohead, The Sons of Kemet, Gang of Four, The Bad Plus, Drycleaning, the 5th Dimension, Bjork, The Talking Heads y Philip Glass incluidos en buena medida. Al igual que su homónimo surrealista, hacen collage y se apropian de una manera tradicionalmente occidental, saqueando y extrayendo libremente géneros y tradiciones globales para crear gusanos de mal humor con inflexión pop. Todo el proyecto posee una inteligencia de big band teñida de escuela de arte con una perspectiva internacional. Los puristas podrÃan objetar, pero yo dirÃa que la mezcla de patrones, el muestreo cultural y una colisión de influencias son exactamente lo que hace que este sabor se parezca tanto al sabor del momento, de la mejor manera posible. Es una escucha muy texturizada e interesante. La música refluye y aumenta, cada pista comienza escasamente y se acumula en ondas sónicas urgentes. Como aclaran sus notas, la negligencia humana y la crisis climática están en el meollo del asunto con una polÃtica mundial torcida, una crÃtica del capitalismo y la pandemia lanzada en buena medida, creando una banda sonora a la vez exuberante y entusiasta. Las letras están llenas de pérdida y ambivalencia y, sin embargo, logran ser esperanzadoras, empoderadoras y alegres.
Artista: THE ANTOGONIST
Cancion: The nutshell
Sello: Autoeditado
Año: 2021
Doble estreno, por un lado nuevo tema compuesto recientemente, solo en digital y que estrenamos mundialmente a través de Perdidos e inauguración del nuevo logo de Perdidos que nos acompañará por tiempo indeterminado, diseño de the Antogonist para Perdidos. Agradecimientos infinitos a The Antogonist, pasa automáticamente a formar parte de la familia disfuncional que es Perdidos en el espacio.
The Antogonist es el proyecto de Antonio Sanchez, músico de Salamanca, España.
Artista: BENDIK GISKE
Disco: Cracks
Sello: Smalltown Supersound
Año: 2021
Del sitio https://djmag.es Giske colabora con el productor André Bratten en ‘Cracks’ y muestra todo su repertorio de habilidades y técnicas fÃsicas e hipnóticas, además de todo el desarrollo tecnológico dispuesto en el estudio reactivo de Bratten; en el que además de distintas máquinas electrónicas, pone a su disposición un nuevo espacio resonante sintonizado con su sonido original. Este nuevo proceso del estudio como instrumento ha acercado a Giske a la concepción humano-máquina, lo que el compositor considera que también es una forma de salvar la separación -o la grieta- entre ambos. Este tipo de espacio liminal, según Giske, debe ser atesorado. El cuerpo es importante para Giske, no sólo por la fuerza y el control muscular necesarios para lograr su hipnotizante respiración circular con el saxofón. El cuerpo está implÃcito en su concepción de la sexualidad y lo queer, que le ha ayudado a crear su propio sonido, que florece exuberantemente no sólo en sus discos, sino también en sus actuaciones y performances. Por ello, Giske ha comparado su práctica artÃstica con la transmutación de la música electrónica a través de todos sus defectos humanos, algo parecido a convertirse en una máquina. En ‘Cracks’ introduce un nuevo conjunto de parámetros para que los procesos automatizados de su memoria muscular funcionen. En cierto sentido, podrÃa llamarse música generativa, un término acuñado por Brian Eno para describir la música hecha dentro de un conjunto de reglas que pueden evolucionar constantemente dentro de ese sistema. Sin embargo, aquà los únicos algoritmos que funcionan responden a las restricciones (o parámetros) autoimpuestas por Giske, como la mencionada respiración circular. Como práctica, induce al intérprete -y quizá también al oyente- a una especie de estado alterado, más abierto al descubrimiento, y como ciclo sonoro desafÃa el tiempo
Artista: LOW
Disco: Hey What
Sello: Subpop
Año: 2021
Del sitio https://jenesaispop.com ¿De cuántas maneras puede reciclarse un grupo sin perder su esencia? Low dieron una lección al respecto en ‘Double Negative‘(2018), un álbum clave en su carrera en el que dejaron correr la sangre de la distorsión, sólo para desembocar en una de las mejores canciones de su repertorio, ‘Disarray‘. En ‘HEY WHAT’, igualmente producido por BJ Burton, que se ha transformado más aún en su mano derecha tras el abandono del bajista Steve Garrington tras 13 años de fidelidad, siguen por el camino de llevarse a sà mismos hasta el lÃmite. Low ya son sólo un dúo, el conformado por los que siempre fueron los lÃderes del grupo, el inseparable matrimonio de Alan Sparhawk y Mimi Parker. Ni después de una docena de grandes álbumes conocen acomodamiento ni, en el lado malo, tampoco confianza en sà mismos, lo cual utilizan al menos de manera creativa. Alan se siente acomplejado como «hombre blanco de 53 años» y antes de alzar su voz «para hablar de sus sentimientos» por enésima vez, prefiere pensárselo dos veces para asegurarse de que lo que tiene que decir «merece la pena ser escuchado». ‘HEY WHAT’ es un álbum que parte de la idea de utilizar los nuevos campos semánticos hallados en el álbum anterior en lo sonoro, para representar lo que Alan escucha en su cabeza desde pequeño. Y no es nada bueno. «Quiero destrozar tanto la tecnologÃa, como la tecnologÃa me ha destrozado a mû, declaraba recientemente. La portada de ‘HEY WHAT’ muestra, por tanto, una repetición de lÃneas que sugiere el futuro digital. Como indicaban en Mondosonoro, «cada lÃnea tiene imperfecciones y eso te permite ver que hay más cosas ocurriendo bajo la superficie». AsÃ, el disco vuelve a acoger una amalgama de miedos, terrores e inquietudes: un peso que llevamos sobre los hombros persiguiéndonos allá donde vamos (‘Hey’), la impaciencia y la ansiedad (‘I Can Wait’) y el miedo a perder a quien más queremos (‘Don’t Walk Away’).
Artista: AMELIA CUNI
Disco: Parampara Festival 13.3.1992
Sello: Black Truffle
Año: 2021
Amelia Cuni es una especie de enigma. Simplemente no hay otra forma de decirlo. Nacida en Milán, Cuni se sintió inextricablemente atraÃda por la música tradicional india, especÃficamente, Dhrupad. El estilo vocal más antiguo de la música clásica indostánica, Dhurpad ha continuado prosperando en la actualidad, y para dominar su técnica y estilos, Cuni pasó más de 10 años en la India, estudiando con los maestros de la forma. Versándose profundamente tanto en Dhurpad como en su instrumento elegido, la tanpura, Cuni finalmente regresó a Occidente, seleccionando BerlÃn como su nuevo hogar. Fue allà donde tuvieron lugar las grabaciones que componen el último lanzamiento de archivo de Black Truffle, Parampara Festival 13.3.1992. Un evento de BerlÃn destinado a celebrar la difusión mundial de la música clásica india, reunió a profesores de la forma con sus estudiantes ansiosos. Amelia Cuni es conocida por interpretar piezas de John Cage y colaborar con Werner Durand y Terry Riley
Artista: Varios (Segundo Bautista, Duo Mendoza-Ortiz y más)
Disco: The Paths of Pain. The Caife Label, Quito, 1960-68 – 2021
Sello: Honest Jons
Año: 2021
Un deslumbrante repaso del último florecimiento bohemio de la llamada Era Dorada de la música nacional ecuatoriana, antes de que el boom petrolero y los estilos musicales entrantes, especialmente la cumbia, barrieran con su dolorosamente bello, fantasmagórico y utópico malabarismo de tradiciones indÃgenas y mestizas. Formas como la tonada, albazo, danzante, yaravi, carnaval y sanjuanito; el yambo, con raÃces en el ritual preincaico, y el pasillo, una versión del vals vienés, que llega por el Caribe a través de Portugal y España. Exhumaciones como la del asombroso organista panameño Lucho Muñoz, jugando con los lÃmites expresivos y técnicos de su instrumento; y nuestro alza el telón Biluka, quien viajó a Quito desde RÃo, nombrando a su nueva banda Los Canibales en honor al movimiento canibalista de finales de los años veinte en casa, dedicado a canibalizar otras culturas en la lucha contra la hegemonÃa eurocéntrica poscolonial. Tocó la hoja de ficus, con las manos libres, y se la puso en la lengua. Se pudo jugar una hoja durante diez horas. Pasó largas temporadas viviendo en la calle, en harapos, cuando no estaba en el estudio CAIFE grabando su jazz de cámara desde el espacio, con el swing, la elegancia y el detalle de los pequeños grupos de Ellington, cruzados con la energÃa estridente del ska … prueba Cashari Shunguito, y una fascinante otra mundanalidad.
Artista: ASUNCIÓN
Disco: Materiales y SÃmbolos
Sello: Poxi Records
Año: 2021
Asunción es Cristian Sánchez (sintetizadores, drum machine, tarka, cintas).
Tres temas para pegarse un trip esquivando precipicios mentales o caer en ellos si dejas encendido el móvil.
DESCARGA(lunes 7): aquà o http://www.mediafire.com/file/0tf3kw651mzl77x/perd201207.mp3/file
Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Bitácora: Un músico expiando sus infortunios amorosos, vuelos planeadores por la estratósfera, guitarras egipcias desbocadas, Neil Halstead se nos cuela a través de una música seca en los loops de su arpa, un músico Ãcono en su tierra natal (la de los kiwis) y cerramos con otra recomendación de Ben Eshmade.
Artista: CHRISTIAN KJELLVANDER
Disco: About Love And Loving Again
Sello: Tapete
Año: 2020
En la misma beta de Nick Cave, Bill Callahan pero muy muy cercano a lo que hemos escuchado en Timber Timbre y este disco en particular a Josh T. Pearson con su disco The Last Country Gentlemen.
Christian Kjellvander se permite que las siete canciones sin prisas se construyan y deambulen, hagan giros inesperados o incluso se detengan para mirar por encima del hombro antes de seguir adelante, cuatro de ellas terminan mucho más allá y una apenas por debajo de los siete minutos. Entonces es un poco impactante saber que este sonido que va desde el casi silencio hasta la enorme expresividad desenfrenada de la pantalla panorámica fue creado principalmente en vivo por una formación mÃnima de tres piezas en el sótano de un estudio de Estocolmo: Per Nordmark en la baterÃa ; Pelle Anderson sobre un Fender Rhodes, un Prophet 5 y un Korg Prologue; Christian Kjellvander en la voz, la guitarra y todo lo que tuviera a mano, agregando solo un toque de bajo al final de dos canciones. Como gran parte de este disco, sus letras semi-abstractas están llenas de referencias sexuales complejas. No necesitas ser un detective famoso para darte cuenta de que gran parte de About Love And Loving Again es profundamente autobiográfico. De hecho, la diosa de la canción de apertura no es otra que su actual pareja, la cantante sueca Frida Hyvönen, quien también canta de coros en “Cultural Spain” y tomó la foto de portada de Christian. Mientras tanto, de “Actually Country Gentle” alude inequÃvocamente al reciente final de su matrimonio de 13 años. De manera crucial, Christian Kjellvander describe un mundo que es mucho más grande que su yo privado y, sin embargo, existe una vulnerabilidad. Como artista que está “constantemente tratando de mirar debajo de diferentes piedras”, Christian Kjellvander ha aprendido a confiar en el instinto más que en la intención.
Artista: ASUNCIÓN
Disco: Divinación: de volcanes y humedales
Sello: Priusdiscos
Año: 2020
Del sitio https://sesionescape.com/: “Partir hablando de Asunción es hablar de intención y dedicación a los detalles sonoros y estructurales de la música ambiental, llena de capas exquisitas de sintetizadores, que nos invitan a viajar por parajes naturales y espaciales en cada una de la composiciones, cada cual más densa y de larga duración, que escuchar en una pasada podrÃamos saltarnos varios esos detalles. Formado por el experimentado músico Cristian Sánchez (el diablo es un magnifico, La Golden Acapulco), Asunción en su discografÃa explora ambientes sonoros envolventes que nos sumergen a los oyentes en un trance cósmico basado en drones de profundidad solemneâ€.
Música planeadora para el segundo bloque, preparen algún elixir para el momento en que las ondas empiecen a desenrollarse a través de las cavidades auriculares, ni cuenta se darán y la cascada de colores empezará a correr como torrente sanguÃneo por el cerebro.
Artista: OMAR KHORSHID
Disco: Rhythms From the Orient
Sello: Voice of Lebanon
Año: 1974
Si te gusta el estilo exótico de “oriente y occidente†ala Ananda Shankar, entonces prepárate para dejar volar tu mente, ¡porque el guitarrista egipcio Omar Khorshid es uno de los gigantes! Una mezcla arremolinada de ritmos serpenteantes tocada con Moog, órgano, percusión de danza del vientre y, por supuesto, la guitarra eléctrica de Omar en primer plano. Echa un vistazo a la pista “Ah Ya Zen” para un buen sabor. Es interesante notar que esta pista es un vampiro en una canción folclórica tradicional. La mayorÃa de las pistas de este disco son. Si bien parece que es bastante conocido por los fanáticos de la música pop exótica y del Medio Oriente (un par de sus lp han llegado al CD), los datos sobre él son escasos (en inglés, de todos modos) en la red. Al parecer, actuó e hizo música para pelÃculas, pero no he podido encontrar ninguna banda sonora que se le atribuya. Además, todas las discografÃas que he encontrado parecen estar incompletas. Tiene al menos 8 lp que yo sepa desde mediados hasta finales de los 70. Algunos en el sello griego Voice of Lebanon y otros en EMI. Algunos de los cuales agregaré al sitio en breve.
Artista: MARY LATTIMORE
Disco: Silver Ladders
Sello: Ghostly International
Año: 2020
La arpista Mary Lattimore, residente en Los Ãngeles, regresa con Silver Ladders, la continuación completa del aclamado álbum Hundreds of Days. Desde 2018, Lattimore ha realizado giras internacionales, ha lanzado álbumes en colaboración con artistas como Meg Baird y Mac McCaughan, y ha compartido un álbum de remixes basado en amigos con artistas como Jónsi y Julianna Barwick. En una de sus apariciones en el festival, Lattimore conoció a Neil Halstead de Slowdive: “Una amiga nos presentó porque sabÃa lo fan que yo era y Neil y yo tuvimos una pequeña charla … Al dÃa siguiente, pensé que tal vez él estar en la producción de mi próximo disco “. Él era. Lattimore tradicionalmente graba sus álbumes escondidos por ella misma, por lo que la incorporación de los toques de Halstead como productora y colaboradora deja un rastro profundo. “Volé en un pequeño avión a Newquay en Cornwall, donde vive con su encantadora pareja Ingrid y su bebé. No sabÃa cómo era su estudio, nunca habÃa grabado un arpa, pero de alguna manera funcionó “. Grabado durante nueve dÃas en el estudio de Halstead ubicado en un antiguo aeródromo, Silver Ladders encuentra a Lattimore ejerciendo control y moderación. Su estilo caracterÃstico es refinado, las capas extensas de arpa reinaban y acentuadas por florituras de sintetizador de gama baja y la guitarra de Halstead. La música puede parecer ominosa, pero no compromete una vÃvida maravilla, como los matices oceánicos que cambian con las mareas. Este material está coloreado por memorias especÃficas para Lattimore; “Neil tiene este póster de un surfista en su estudio y lo miraba todos los dÃas, mirando la luz del sol brillando sobre la ola oscura. En estas canciones me gusta el contraste entre los bajos oscuros y los agudos brillantes. La penumbra y el resplandor, los opuestos, una animada ciudad de surf en el invierno se volvió un poco lluviosa, vacÃa y tranquila “.
Artista: ALASTAIR GALBRAITH
Disco: Seconds Mark III
Sello: A colourful storm
Año: 2020
Seconds Mark III es la tercera iteración de una obra única dentro de la notable y siempre extensa discografÃa de Alastair Galbraith: poeta-diletante, improvisador extraordinario y una de las figuras más importantes del célebre bricolaje underground de Nueva Zelanda. A principios de la década de 1980 como parte de The Rip (con Jeff Harford y Robbie Muir) de Flying Nun, fue casi una década antes cuando Galbraith invirtió por primera vez en el violÃn, un instrumento que lo acompañarÃa durante el resto de su carrera. “Creo que era muy parecido al tipo de cosas que hago ahora, porque era una ocupación en solitario”. Establecida a finales de la década en respuesta a las crecientes afiliaciones de The Nun con los principales sellos discográficos, Xpressway, una operación relativamente efÃmera formada junto con Bruce Russell (The Dead C) y Peter Jefferies, demostró ser crucial para exponer las actividades del trÃo. para el resto del mundo, forjando relaciones con los sellos estadounidenses Siltbreeze, Drag City y Ajax, mientras lanza versiones seminales de artistas como Sandra Bell, Scorched Earth Policy, This Kind Of Punishment y The Terminals. Fue durante este tiempo que Galbraith perfeccionó su estilo Ãntimo e intrincado de composición detallada sobre Morse (Siltbreeze, 1993), Talisman (Next Best Way, 1995) y la primera cinta de Seconds (1994).
Artista: DANA GAVANSKI
Disco: Wind Songs
Sello: Flemish Eye
Año: 2020
Otra de las recomendaciones de Ben Eshmade, de los Arctic Circle. Tan feroces como las inclemencias del tiempo, los tonos etéreos de la música serbio-canadiense Dana Gavanski pueden agitar la brisa y destruir como una tormenta. Con sus nuevas versiones EP Wind Songs, Dana, por casualidad, vuelve a centrarse en su álbum debut, y muestra a una artista haciendo lo mejor de las circunstancias desafortunadas y busca consuelo en los desconocidos familiares de sus héroes musicales. “Yesterday is Gone, mi álbum debut, llegó al mundo en un momento extrañoâ€, dice Dana, “Nunca esperé no poder hacer una gira hasta al menos un año después de su lanzamiento, pero lo acepté en silencio. Me alegra saber cómo llega a las personas. Leer comentarios hermosos y reflexivos de amigos y extraños. Además, de muchas maneras, no poder hacer tantas cosas a las que estaba acostumbrado me ha demostrado lo emocionado que estaba por salir a la carretera y, a su vez, me ha ayudado a darme cuenta de que deberÃa esforzarme para no dar las cosas por sentado “.
Con múltiples festivales y espectáculos en Francia, Alemania y América del Norte en pausa, Dana utilizó la soledad para formar conexiones más profundas con los artistas que la inspiran. Con su técnica de selección de Travis, ha grabado sus interpretaciones únicas de canciones como una cápsula del tiempo de su viaje hasta ahora; desde la adolescencia en Vancouver hasta la mesa de la cocina, hablar con su madre y su abuela “baka” sobre el amor, la vida, el sexo, el arte, las relaciones y la psicologÃa, y vender sus discos para mudarme a Montreal: “Me olvidé de King Crimson por en algún momento â€, dice Dana de la versión de su EP de su canción, ‘I talk to the wind’,“ y solo volvà a escucharlos a principios del año pasado. Los hermosos solos de flauta de Ian McDonald a lo largo de la canción, la voz suave y los arreglos sinfónicos se combinan para hacerla hermosamente temperamental.
::::::