Podcast Programa lunes 03 de enero de 2022

DESCARGA(lunes 3): aquí o aquí https://www.mediafire.com/perd220103.mp3

Nuevo logoooooooo 2022 (gracias Antonio)

Emisión en línea a través de Podomatic … esto significa en línea, sin necesidad de bajarlos al computador

Programa lunes 3 enero de 2022, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: herencia de unxs Stereolab+Broadcast+Laika solo para comenzar el Perdidos de este lunes, luego estrenamos por doble desde España y desde el interior de Perdidos inauguraremos el nuevo logo. El saxofonista que está en el radar de los artistas más inquietos vuelve a visitar este programa musical, y luego una vuelta a la tuerca de una banda que no deja de ser increíble a pesar de los años. Entraremos en meditación mística por alrededor de 9 minutos con una italiana que primera entra en la cápsula Lamentos sudamericanos casi al finalizar y cerraremos con un vuelo planeador en busca de impactar a la glándula pineal y dejarla vibrando hasta entrar en resonancia y explotar.

Artista: ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP
Disco: We’re OK. But We’re Lost Anyway
Sello: Bongo Joe
Año: 2021

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp es un grupo multinacional con sede en Suiza de tamaño elástico y géneros cambiantes. Combinando lo acústico con lo electrónico y pesado en las percusiones y los metales, también hay una sección de cuerdas impresionante. Juntos ofrecen una variedad de melodías hipnóticas que piden ser movidas. Es una mezcla rica y sabia con fragmentos de Radiohead, The Sons of Kemet, Gang of Four, The Bad Plus, Drycleaning, the 5th Dimension, Bjork, The Talking Heads y Philip Glass incluidos en buena medida. Al igual que su homónimo surrealista, hacen collage y se apropian de una manera tradicionalmente occidental, saqueando y extrayendo libremente géneros y tradiciones globales para crear gusanos de mal humor con inflexión pop. Todo el proyecto posee una inteligencia de big band teñida de escuela de arte con una perspectiva internacional. Los puristas podrían objetar, pero yo diría que la mezcla de patrones, el muestreo cultural y una colisión de influencias son exactamente lo que hace que este sabor se parezca tanto al sabor del momento, de la mejor manera posible. Es una escucha muy texturizada e interesante. La música refluye y aumenta, cada pista comienza escasamente y se acumula en ondas sónicas urgentes. Como aclaran sus notas, la negligencia humana y la crisis climática están en el meollo del asunto con una política mundial torcida, una crítica del capitalismo y la pandemia lanzada en buena medida, creando una banda sonora a la vez exuberante y entusiasta. Las letras están llenas de pérdida y ambivalencia y, sin embargo, logran ser esperanzadoras, empoderadoras y alegres.

Artista: THE ANTOGONIST
Cancion: The nutshell
Sello: Autoeditado
Año: 2021

Doble estreno, por un lado nuevo tema compuesto recientemente, solo en digital y que estrenamos mundialmente a través de Perdidos e inauguración del nuevo logo de Perdidos que nos acompañará por tiempo indeterminado, diseño de the Antogonist para Perdidos. Agradecimientos infinitos a The Antogonist, pasa automáticamente a formar parte de la familia disfuncional que es Perdidos en el espacio.
The Antogonist es el proyecto de Antonio Sanchez, músico de Salamanca, España.

Artista: BENDIK GISKE
Disco: Cracks
Sello: Smalltown Supersound
Año: 2021

Del sitio https://djmag.es Giske colabora con el productor André Bratten en ‘Cracks’ y muestra todo su repertorio de habilidades y técnicas físicas e hipnóticas, además de todo el desarrollo tecnológico dispuesto en el estudio reactivo de Bratten; en el que además de distintas máquinas electrónicas, pone a su disposición un nuevo espacio resonante sintonizado con su sonido original. Este nuevo proceso del estudio como instrumento ha acercado a Giske a la concepción humano-máquina, lo que el compositor considera que también es una forma de salvar la separación -o la grieta- entre ambos. Este tipo de espacio liminal, según Giske, debe ser atesorado. El cuerpo es importante para Giske, no sólo por la fuerza y el control muscular necesarios para lograr su hipnotizante respiración circular con el saxofón. El cuerpo está implícito en su concepción de la sexualidad y lo queer, que le ha ayudado a crear su propio sonido, que florece exuberantemente no sólo en sus discos, sino también en sus actuaciones y performances. Por ello, Giske ha comparado su práctica artística con la transmutación de la música electrónica a través de todos sus defectos humanos, algo parecido a convertirse en una máquina. En ‘Cracks’ introduce un nuevo conjunto de parámetros para que los procesos automatizados de su memoria muscular funcionen. En cierto sentido, podría llamarse música generativa, un término acuñado por Brian Eno para describir la música hecha dentro de un conjunto de reglas que pueden evolucionar constantemente dentro de ese sistema. Sin embargo, aquí los únicos algoritmos que funcionan responden a las restricciones (o parámetros) autoimpuestas por Giske, como la mencionada respiración circular. Como práctica, induce al intérprete -y quizá también al oyente- a una especie de estado alterado, más abierto al descubrimiento, y como ciclo sonoro desafía el tiempo

Artista: LOW
Disco: Hey What
Sello: Subpop
Año: 2021

Del sitio https://jenesaispop.com ¿De cuántas maneras puede reciclarse un grupo sin perder su esencia? Low dieron una lección al respecto en ‘Double Negative‘(2018), un álbum clave en su carrera en el que dejaron correr la sangre de la distorsión, sólo para desembocar en una de las mejores canciones de su repertorio, ‘Disarray‘. En ‘HEY WHAT’, igualmente producido por BJ Burton, que se ha transformado más aún en su mano derecha tras el abandono del bajista Steve Garrington tras 13 años de fidelidad, siguen por el camino de llevarse a sí mismos hasta el límite. Low ya son sólo un dúo, el conformado por los que siempre fueron los líderes del grupo, el inseparable matrimonio de Alan Sparhawk y Mimi Parker. Ni después de una docena de grandes álbumes conocen acomodamiento ni, en el lado malo, tampoco confianza en sí mismos, lo cual utilizan al menos de manera creativa. Alan se siente acomplejado como «hombre blanco de 53 años» y antes de alzar su voz «para hablar de sus sentimientos» por enésima vez, prefiere pensárselo dos veces para asegurarse de que lo que tiene que decir «merece la pena ser escuchado». ‘HEY WHAT’ es un álbum que parte de la idea de utilizar los nuevos campos semánticos hallados en el álbum anterior en lo sonoro, para representar lo que Alan escucha en su cabeza desde pequeño. Y no es nada bueno. «Quiero destrozar tanto la tecnología, como la tecnología me ha destrozado a mí», declaraba recientemente. La portada de ‘HEY WHAT’ muestra, por tanto, una repetición de líneas que sugiere el futuro digital. Como indicaban en Mondosonoro, «cada línea tiene imperfecciones y eso te permite ver que hay más cosas ocurriendo bajo la superficie». Así, el disco vuelve a acoger una amalgama de miedos, terrores e inquietudes: un peso que llevamos sobre los hombros persiguiéndonos allá donde vamos (‘Hey’), la impaciencia y la ansiedad (‘I Can Wait’) y el miedo a perder a quien más queremos (‘Don’t Walk Away’).

Artista: AMELIA CUNI
Disco: Parampara Festival 13.3.1992
Sello: Black Truffle
Año: 2021

Amelia Cuni es una especie de enigma. Simplemente no hay otra forma de decirlo. Nacida en Milán, Cuni se sintió inextricablemente atraída por la música tradicional india, específicamente, Dhrupad. El estilo vocal más antiguo de la música clásica indostánica, Dhurpad ha continuado prosperando en la actualidad, y para dominar su técnica y estilos, Cuni pasó más de 10 años en la India, estudiando con los maestros de la forma. Versándose profundamente tanto en Dhurpad como en su instrumento elegido, la tanpura, Cuni finalmente regresó a Occidente, seleccionando Berlín como su nuevo hogar. Fue allí donde tuvieron lugar las grabaciones que componen el último lanzamiento de archivo de Black Truffle, Parampara Festival 13.3.1992. Un evento de Berlín destinado a celebrar la difusión mundial de la música clásica india, reunió a profesores de la forma con sus estudiantes ansiosos. Amelia Cuni es conocida por interpretar piezas de John Cage y colaborar con Werner Durand y Terry Riley

Artista: Varios (Segundo Bautista, Duo Mendoza-Ortiz y más)
Disco: The Paths of Pain. The Caife Label, Quito, 1960-68 – 2021
Sello: Honest Jons
Año: 2021

Un deslumbrante repaso del último florecimiento bohemio de la llamada Era Dorada de la música nacional ecuatoriana, antes de que el boom petrolero y los estilos musicales entrantes, especialmente la cumbia, barrieran con su dolorosamente bello, fantasmagórico y utópico malabarismo de tradiciones indígenas y mestizas. Formas como la tonada, albazo, danzante, yaravi, carnaval y sanjuanito; el yambo, con raíces en el ritual preincaico, y el pasillo, una versión del vals vienés, que llega por el Caribe a través de Portugal y España. Exhumaciones como la del asombroso organista panameño Lucho Muñoz, jugando con los límites expresivos y técnicos de su instrumento; y nuestro alza el telón Biluka, quien viajó a Quito desde Río, nombrando a su nueva banda Los Canibales en honor al movimiento canibalista de finales de los años veinte en casa, dedicado a canibalizar otras culturas en la lucha contra la hegemonía eurocéntrica poscolonial. Tocó la hoja de ficus, con las manos libres, y se la puso en la lengua. Se pudo jugar una hoja durante diez horas. Pasó largas temporadas viviendo en la calle, en harapos, cuando no estaba en el estudio CAIFE grabando su jazz de cámara desde el espacio, con el swing, la elegancia y el detalle de los pequeños grupos de Ellington, cruzados con la energía estridente del ska … prueba Cashari Shunguito, y una fascinante otra mundanalidad.

Artista: ASUNCIÓN
Disco: Materiales y Símbolos
Sello: Poxi Records
Año: 2021

Asunción es Cristian Sánchez (sintetizadores, drum machine, tarka, cintas).
Tres temas para pegarse un trip esquivando precipicios mentales o caer en ellos si dejas encendido el móvil.

Programa lunes 2 de agosto de 2021, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: partimos con una anécdota de músicas y perritos mientras decimos que nunca estaremos listos para decir adiós, luego homenaje tardío a uno de los percusionistas más bacanes que ha existido en el planeta tierra, sensaciones sanadoras a cargo de una cantautora que nos está haciendo entrar en estado alfa, experimentos intercontinentales entre el jazz y la electrónica, poesía magullada a cargo de una heredera de Mark E Smith y Johnny Lydon, más jazz pero para flotar en el éter cósmico y cerramos con un español que nos lleva por senderos sonoros inspirados en el sci-fi.

Artista: RICHARD YOUNGS
Disco: Holograph
Sello: Glass Modern
Año: 2021

Pop de bricolaje frágil del prolífico ícono del folk experimental con sede en Glasgow. “Holograph” se montó en sólo tres días y es un testimonio del idiosincrásico mundo sónico de Richard Youngs. Sin comparaciones porque después de más álbumes y colaboraciones de las que queremos mencionar, Youngs simplemente suena como él mismo. Usando una máquina de carrete a carrete de 4 pistas, guitarras, voces y cajas de ritmos, Richard Youngs armó “Holograph”, un breve y perfecto destello de micro pop que suena como folk, tropicalia, rock cómico y música de biblioteca. Polvo narcótico fragante. Las canciones presentadas aquí pueden dividirse en movimientos individuales, pero se funden entre sí como cera de vela, ritmos sobre ritmos y voz dolorida en voz dolorida.

Artista: JIMI TENOR & TONY ALLEN
Disco: Inspiration Information 4
Sello: Strut
Año: 2009

Del sitio https://unplanetadesonidos.com ““Es como cinco baterías a la vez”. Eso es lo que dijo el gran Fela Kuti de Tony Allen, uno de los mejores intérpretes de batería de la historia. Su aportación como miembro de Africa 70, la banda más conocida de Fela, fue vital para la creación del afrobeat, ese sonido que integraba ritmos africanos tradicionales, jazz y funk y que sigue siendo uno de los estilos más reconocibles de África. No obstante, desde que, a mediados de los 70, emprendiese una carrera como líder -primero paralelamente a su colaboración con Fela, posteriormente dirigiendo sus propias formaciones-, no se limitó a seguir desarrollando el afrobeat. A través de sus numerosas colaboraciones y sus álbumes de estudio exploró la fusión con otros estilos, interesándose particularmente por el jazz, el pop y el hip hop.
En, Octubre de 2009 Strut Records publica su colaboración con Jimi Tenor en Inspiration Information, cuarta entrega de la serie”. Jimi Tenor es un músico y compositor finlandés cuya música se caracteriza por ir más allá de las nuevas tendencias, combinando elementos de música afro-americana, electrónica, Nu Jazz y otros estilos.

Artista: EMILY A. SPRAGUE
Disco: Hill, flower, fog
Sello: Rvng Intl.
Año: 2020
https://mlesprg.bandcamp.com/album/hill-flower-fog-2

El nuevo disco de Emily A Sprague “Hill, Flower, Fog” es una iluminación de la conciencia a través de seis meditaciones modulares. Un lugar, un poema y una oda casera a la existencia en “este cono de tiempo en nuestro universo”, Hill, Flower, Fog canaliza el aquí y ahora y fomenta una conexión de gran alcance, o línea de vida, desde lo cotidiano hasta el cosmos. El disco es una rumia en seis partes sobre la sensación y la percepción. También es un segundo episodio de música neoformal de la artista y una amalgama de sonido que hace saltar el corazón, una colección de apacibles paisajes oníricos que recuerdan los fragmentos más encantadores de ‘Plantasia’ de Mort Garson. Las ganancias de las ventas de “Hill, Flower, Fog” se destinan a Lion’s Tooth Project, un proyecto de caridad que se centra en el bienestar de las comunidades LGBTQ e inmigrantes.

Artista: TRIOSK MEETS JAN JELINEK
Disco: 1+3+1
Sello: ~scape
Año: 2003
https://trioskmeetsjanjelinek.bandcamp.com/album/1-3-1

Esta música es una exploración fascinante del campo de sombras entre el jazz acústico y el procesamiento de estudio. Recoge un diálogo particular sobre la interpretación improvisada y la postproducción iniciada en la década de 1970 por Teo Macero y Miles Davis. Jazzwise Magazine.

Artista: DRY CLEANING
Disco: New Long Leg
Sello: 4AD
Año: 2021

Del sitio https://donteatheyellowsnow2.wordpress.com “ La verdad es que, hace dos años, cuando puse los dos Eps de Dry Cleaning, no me esperaba que se fueran a convertir en una de las bandas de rock más importantes de su país. El grupo de Londres está teniendo una repercusión importante con su álbum de debut, que ya cuenta con muy buenas críticas y que no va nada mal en ventas -tienen todo agotado en su bandcamp-. Algo que me parece un poco sorprendente, porque no creo que su post-punk sea para todo tipo de público, pero tener un sello como 4AD detrás tiene sus ventajas. ‘New Long Leg’ es un disco que puede resultar un tanto desesperante. Manejan muy bien las guitarras y se dejan llevar estupendamente por los sonidos post-punk o indie-rock, pero entiendo que a mucha gente no le entre su propuesta de buenas a primeras. Más que nada por el uso excesivo del spoken-word por parte de Florence Shaw, que se pasa todo el disco recitando entre crudos sonidos de guitarra -el único comentario de un usuario que tienen en metacritic dice que parece que está leyendo el prospecto de un medicamento-. Porque también están un poco más áridos que en sus dos primeros lanzamientos, y se echa en falta un toque más melódico”.

Artista: THE ANTOGONIST
Disco: Tales From Space And Two-Times
Sello: Autoeditado
Año: 2021
https://antogonist.bandcamp.com/album/tales-from-space-and-two-times

The Antogonist es el proyecto de Antonio Sanchez, un músico de Salamanca, España. Tales from Space and Two-Times continúa con la línea de los primeros discos de The Antogonist, donde se propone el desarrollo de un concepto desde distintas perspectivas. En este caso se ha trabajado sobre obras de ciencia ficción, con referencias que van desde la cultura popular y las obras clásicas a otras para lectores más avezados. En el apartado gráfico, las imágenes de El jardín de las delicias de El Bosco y otras fotografías de Pieter Brueghel han servido de base para la generación de mundos alienígenas.
El tema principal del proyecto es Eidolons, y es una musicalización de un fascinante poema de Walt Whitman. Whitman escribe sobre el concepto de una superalma compuesta por las almas individuales de toda la vida y que se expande para incluir la Tierra misma y la jerarquía de los planetas, el Sol, las estrellas y la galaxia. Esta pista intenta capturar la esencia de esas palabras y transportarlas a un ambiente etéreo que las une con los sonidos ambiente de las series de TV clásica de ciencia ficción. The Milky Ways es un sentido homenaje a Loreena McKennit. Esta pista es el reverso oscuro y electrónico de The Old Ways. La voz palpitante del presidente Kennedy ayuda y los sonidos del espacio tomados de los archivos de la NASA.
Perihelion, con un lenguaje cercano al electro pop inglés, describe el final del camino de la asombrosa e inspiradora aventura de Jimmy Pak, maravillosamente narrada por Arthur C. Clarke en Rendezvous with Rama. Echoes of Wow, es un tema con influencias New Age, basado en la serie The Expanse. La letra está escrita en Belter, un dialecto criollo utilizado en los libros de James S. A. Corey.
:::