Programa lunes 5 de noviembre de 2018, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Un ex – spacemen 3 que vuelve en gloria, una visita delirante que les llenará de saliva si se acercan demasiado, una banda que retorna y que era de las que poblaban los primero programas de la emisión de Perdidos, un maestro que tenía unas cintas grabadas y ahora dieron a la luz, un paseo por la Australia aborigen y cerramos con un franchute que es capaz de mandar a los brazos de Morfeo en menos de 30 segundos, comprobado empíricamente. Y si no ataca Murphy, el pianista inglés Martin Joseph invitará a los auditores a la tocata que tendrá junto al baterista / percusionista peruano Manongo Mujica va a estar en Santiago algunos días, y van a tocar en el Thelonious el martes 13 de noviembre

Artista: SPIRITUALIZED
Disco: And Nothing Hurt
Sello: Bella Union
Año: 2018
spz_and-nothing-hurt_hi.res_-1
Dl sitio : https://jenesaispop.com Ya comentaba hace 6 años, en la crítica de ‘Sweet Heart Sweet Light’, que da la sensación de que cada álbum de Spiritualized, la extensión musical de Jason Pierce, está ligado a un momento de catarsis en vital de su alma mater. Si entonces era la superación de una doble neumonía que le puso al borde de la muerte, en el caso del demorado ‘And Nothing Hurt‘ el problema ha sido algo más prosaico: el dinero. Pierce no tenía presupuesto para hacer el disco que quería, una grabación con el sonido de estudios históricos como los de Columbia o los de Capitol pero que aparentara ser emitida desde un satélite orbitando desde el espacio. Una ambición tan enorme fue resuelta de la manera más pequeña y, a la vez, difícil para él por todo lo que desconocía sobre grabaciones digitales: se compró un portátil y trató de reproducir en su dormitorio prácticamente cada sonido excepto los de instrumentos que no cabían allí, como timbales o un contrabajo. Un aventurero tratando de avanzar en un territorio inexplorado, como en su portada.

Artista: FULL BLAST (Peter Brontzmann y Cia)
Disco: Río
Sello: Trost Records
Año: 2018
full blast Risc
Full Blast, integrado por Marino Pliakas en bajo eléctrico, Michael Wertmüller en batería y la legenda del free europeo, Peter Brötzmann en las cañas, nos visita por segunda vez, para presentarse en concierto el día 7 de Noviembre 2018 en el Teatro Principal de Matucana 100 y el día 8 en Teatro Condell de Valparaíso en el marco del Festival Acéfalo.
En Santiago tendremos al trío nacional Fuerza Labor, integrado por Felipe Araya, batería, Santiago Ataburuaga, bajo eléctrico, Edén Carrasco, cañas, para abrir la jornada con su apuesta de Improv extrema, que inyectará su energía libertaria, potenciando al incandescente Full Blast.
Full Blast llega con nuevo disco bajo el brazo, un registro en vivo en Rio durante la gira sudamericana del 2016, año que marcó también el debut en Chile.
Patrocinadores: Goethe Institut – Embajada Suiza
Auspiciadores: Pro Helvetia – Needle Vinlos
Apoyo difusión: Héctor Aravena de Rockaxis.
Información del concierto y de la venta de tickets:
• en evento facebook: https://www.facebook.com/events/480470412451663/
• en la página web de M100.
Ojo: La preventa termina el 4 de noviembre a las 23:59:59. a $15.000. Los dos últimos días, el boleto tendrá un valor
de $20.000.

Artista: PRAM
Disco: Across the Meridian
Sello: Domino
Año: 2018
Pram - Across the Meridian
Del sitio http://www.mindies.es Tras un hiatus de unos 8 años, los británicos Pram regresaron a la actividad en directo hace un par de años, siendo conscientes que la consecución de un nuevo trabajo era algo que estaba en el horizonte. Con Matt Eaton, Sam Owen y Rosie Cuckston a la cabeza, el grupo ha logrado emerger una vez más a través de un trabajo que vuelve a condensar un gran número de estilos, todos ellos manejados a través de su particular carácter telúrico. Y es que la sensación que nos desprende este nuevo trabajo de los británicos es la de un grupo incansable a la hora de lograr atmósferas distantes y extrañas, poniendo siempre empeño en ofrecernos una visión de lo más cinematográfica de sus temas. Si The Moving Frontier, el último disco que publicaron antes de su parón, quizás resultaba más amable al oído debido a influencias de corte más caribeño y jazzístico, en este nuevo Across the Meridian logran ofrecer una visión más oscura y relacionada con lo desconocido. La alternancia de temas instrumentales y vocales ayuda sobremanera a lograr este buen efecto, siendo también conscientes de aquellos momentos en los que hay que arrojar algo de luz sobre su propuesta para no asfixiarla.

Artista: JOHN COLTRANE
Disco: Both Directions At Once (The Lost Album)
Sello: Impulse!
Año: 2018
Coltrane Both Directions At Once (The Lost Album)
Del sitio https://www.infobae.com (extracto) “La increíble historia detrás del “disco perdido” de John Coltrane. El álbum “Both Directions At Once. The Lost Album”, de reciente salida, estuvo desaparecido por 55 años por razones insólitas. Los detalles detrás de una sesión musical de 1963, que hoy se convirtió en una obra de 14 temas. El pasado jueves 6 de julio, algo más de cien personas se reunieron en la sala Cúpula, del CCK de Buenos Aires, para oír un disco editado el 28 de junio de este año en el hemisferio norte y distribuido con cuentagotas y a precio estratosférico en unas pocas disquerías. Se trata de Both Directions at Once: The Lost Album, del saxofonista y compositor John Coltrane, uno de los mayores innovadores de la música popular de la segunda mitad del siglo XX. A diferencia de las muchas grabaciones de Coltrane que se publicaron póstumamente y que, por regla general, corresponden a conciertos o programas radiofónicos registrados en vivo, en la oportunidad se trata de una grabación hecha en estudio, en 1963, que estuvo a cargo de Rudy Van Gelder, acaso el más célebre ingeniero de grabación de la historia y uno de los hombres que más ayudó a definir el sonido del jazz moderno.
Se trata, sin duda, de un hecho extraordinario. Tal es así que Sonny Rollins –el otro gran saxofonista tenor contemporáneo, que por amistad con John Coltrane se llamó a silencio por más de dos años para que su amigo recibiera el reconocimiento que merecía–, señaló que el hallazgo era tan importante como haber descubierto una nueva cámara oculta en la Gran Pirámide.Probablemente, Rollins, que hoy tiene 88 años, exagera: Coltrane murió hace cincuenta y un años, y, en principio, nadie tenía noticias de la existencia de esas cintas que habían quedado en manos de Juanita Grubbs, la primera esposa del saxofonista.Coltrane la había conocido en Filadelfia, en la casa del contrabajista Steve Davis. Como muchos otros afroamericanos de la época, para entonces ella ya se había convertido al islamismo y había adoptado el nombre Naima –en árabe, “tranquila”–, que todo el mundo llegó a conocer bien ya que Coltrane tituló así una de sus más bellas baladas, incluida en el álbum Giant Steps, de 1959.”

Artista: WAAK WAAK DJUNGI
Disco: Waak Waak Ga Min Min
Sello: Efficient Space
Año: 2018
waak waak djungi - waak waak ga min min
Es un honor para Efficient Space compartir las grabaciones poco escuchadas de tres cantores de Yolngu del noreste de Arnhem Land: Bobby Bunnungurr, Jimmy Djamunba y Peter Milaynga (d. 2007) que trabajan en colaboración con el músico victoriano Peter Mumme. Yolngu son los pueblos indígenas de Arnhem Land en el Territorio del Norte, Australia; sus clanes son el Marangu y Malabirr, los idiomas Djinang y Gannalbingu. Sus canciones son de instrucción, cuento y ceremonia. Una conexión iniciada por primera vez por el actor David Gulpilil de Yolngu, las grabaciones de mediados de los 90 de Waak Waak Djungi fueron precedidas por años de intercambio respetuoso de cultura. Mumme explica que “el objetivo era producir algo que es nuevo, no en el sentido de un gran avance, sino lo que surge de la combinación de ideas existentes”. Lo que se desarrolló fue sónicamente único: extensos paisajes sonoros vocales / electrónicos y grabaciones de campo que reimaginan las canciones tradicionales de cuervos negros y cacatúas blancas, compartir, crear espíritus y dejar y regresar a casa. Espaciosas y pacientemente duraderas, las canciones resuenan en una gran tierra con una gran historia que contar.

Artista: LES HALLES
Disco: Zephyr
Sello: Not Not Fun
Año: 2018
Les Halles - Zephyr lp (Not Not Fun, 2018)
Bienvenida al maravilloso regreso de Les Halles, la identidad aérea del músico de Lyon Baptiste Martin, después de un año sabático de grabación, toma su nombre de un ligero viento del oeste, que evoca el espíritu cálido, ingrávido y susurrante de estos encantadores diseños electroacústicos. Al trabajar por completo con una computadora por primera vez, el banco de muestras de Martin aumentó tanto en profundidad como en detalle, dando a sus composiciones un enfoque más nítido y un grano más fino. Las flautas eslovacas tiemblan y brillan, compensadas con ondulantes flautas de PVC, campanillas y delicadas redes de delays.
Es como si pudieras escuchar la fotosíntesis de flores monstruosamente enormes que solo se encuentran en enormes bosques lluviosos. O estar en un límite, o un perímetro, o un campo de fuerza, o un escudo. Es el sonido de un período de ausencia que dura, y es, toda la vida. Una ventaja de un mundo. Un paisaje de espuma cuántica, donde finalmente te alejas del centro del mundo, voluntariamente. Es el deslizamiento de la vida, del ego, del tiempo. En las montañas, en un velo, en una claridad, donde los monjes meditan y las cuentas de Instagram son prolijas, motivadoras y positivas. E incluso más allá de eso. Hay sufrimiento incluso en esta dicha. Todos huimos de la realidad; la vida te prepara para no vivir. Nuestro malentendido mutuo de nosotros mismos y de los demás significa que la música depende de una gran aproximación. Sin consenso, solo interpretación.
::::

Mini Esp.IN-EDIT 2018. Programa lunes 16 de abril, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

logo-new

Bitácora: Gran excusa la de la nueva edición del Festival de cine y documentales relacionadas con el mundo de la música: In-Edit. 2018. Daremos un barniz con algunos de los títulos que se presentarán en esta edición, desde la reposición de un film clásico que aborda los ‘alocados’ años 60s en un Londres bullante de experimentación y destape, una inmersión en el mundo de un músico chileno que tiene una base filosófica en su postura frente a la música que es mucho más que unos beats y unos pegadizos coros, la vida de un jazzista elemental y de extraordinaria espiritualidad y pasearemos por un track singular (no es la primera vez que lo tocamos en Perdidos) y que le hace honor a una banda pop por antonomasia Toda la ptrogramación aquí: http://www.inedit.cl/categoria/programacion/. Luego fuera del sector In-Edit mostraremos algo de folklore dedicado a las plantas (sí ¡, a las plantas), conoceremos a una cantante soul en tiempos en que la condición de genero está en bullante climax, nueva recomendación de Romain Meril desde Francia y cerraremos con uno de los tantos músicos reggae que no solo fueron conocidos por su música.

Artista: HERBIE HANCOCK
Disco: Blow-Up, soundtrack
Sello: Floyd L. Peterson, Inc.
Año: 1966
Blow Up Soundtrack
Del sitio http://www.cinegarage.com En diciembre de 1966, horas después de la premier mundial de Blow-Up en Nueva York, Herbie Hancock llamó por teléfono a Michelangelo Antonioni para expresarle su desilusión por la manera como el italiano había utilizado su música. “Sólo se escuchan fragmentos”, dijo el compositor, miembro del Quinteto de Miles Davis desde 1963 y que a sus 25 años había sido requerido por uno de los directores de cine más celebrados del planeta.
La respuesta del cineasta, 35 años mayor que Hancock, fue contundente: “La usé como sentí que era correcto”. El pianista, según la entrevista publicada en la edición de aniversario de la banda sonora (Turner, 1996), colgó el teléfono, se quedó helado un instante, sin decir palabra, hasta que se dio cuenta del error: había ido a la premier de Blow-Up a escuchar su música y no a ver la película de Antonioni.
Al cabo de unos días –añade el texto–, Hancock se sacudió el ego, vio de nuevo la película y quedó maravillado. Esa misma noche llamó al cineasta: “Lo siento, tienes la razón: ¡Es cine!.. Esta es una lección que nunca voy a olvidar”. En la obra de Antonioni, comprendió Hancock, la música siempre está al servicio de la película y el director hace con ella lo que mejor considere.

Artista: IOVI
Documental: Fuerza Mayor: Los Márgenes de la Electrónica
Compañía: Obrerock Producciones
Año: 2018
Iovi
Sinopsis | IOVI es un músico emergente que se abre paso en la electrónica chilena a través de su pulso y determinación noche tras noche. Desde diversos escenarios, nos relata con su singular filosofía y poesía, su relación con el cuerpo, las máquinas, su afinidad con el mundo transexual, las sustancias, sus influencias, la historia, el futuro y sus múltiples contradicciones con la cultura dominante.
La nueva obra audiovisual del periodista Tomás Achurra (Toque de Queda, Rock en Dictadura) que, expone los márgenes de la escena electrónica local a través de las reflexiones y música de IOVI.

Artista: JOHN COLTRANE
Documental: Chasing Trane
Año: 2017
chasing trane_ the john coltrane documentary (original soundtrack)
Frente al panorama social, político y cultural de la época, “Chasing Trane” da vida al saxofonista John Coltrane como hombre y artista. La película es la mirada definitiva al músico que rompe fronteras y cuya influencia continúa hasta nuestros días. Este nuevo documental presenta películas nunca antes vistas de la familia Coltrane, imágenes recientemente descubiertas de Coltrane y su banda en el estudio, junto con cientos de raras fotografías y apariciones en televisión de todo el mundo. La increíble historia de Coltrane es contada por los músicos que trabajaron con él (Sonny Rollins, McCoy Tyner, Benny Golson, Jimmy Heath, Reggie Workman), músicos inspirados en su valiente arte y visión creativa, los hijos y biógrafos de Coltrane, incluido el Dr. Lewis Porter, y conocidos admiradores como el presidente Bill Clinton y el Dr. Cornel West.
“Chasing Trane” revela los eventos críticos, pasiones, experiencias y desafíos que dieron forma a la vida de Coltrane y sus sonidos revolucionarios. Es una historia de demonios y oscuridad, de persistencia y redención. Sobre todo, es el increíble viaje espiritual de un hombre que se encontró a sí mismo y, en el proceso, creó un cuerpo extraordinario de trabajo que trasciende todas las barreras de la geografía, la raza, la religión y la edad. Y, naturalmente, la película está impregnada de la notable música de Coltrane.

Artista: XTC
Documental: this is pop
Año: 2017
XTC Dear God
Del sitio http://blogs.diariovasco.com Ahora que la etiqueta del pop, a menudo denostada como indicativo de lo efímero, frívolo y facilón, se está pervirtiendo más que nunca, reivindiquemos a grupos como XTC. Mientras a las nuevas generaciones les brindan la bandeja del pop en el sector de la comida rápida y grasienta, e iTunes te propone en ese apartado a Justin Bieber, Beyoncé, Britney Spears y One Direction y otras borracheras de autotune, recordemos que hubo un tiempo, hasta hace nada, en que el pop también era sinónimo de orfebrería aplicada a la canción de tres minutos. Odas a la inmediatez, el gancho instantáneo y la melodía tarareable, pero practicada por auténticos eruditos en la materia. O sea, gente que sabía cómo construir una melodía, ensalzarla con arreglos inesperados y dotarla de contenido de alta gama con letras brillantes, ingeniosas, evocadoras, enigmáticas, incluso literarias. No vamos a hacer repaso de la brillante carrera de XTC desde finales de los 70, de su equivalencia con The Beatles en cuanto a su retirada de los escenarios a los pocos años debido al creciente pánico escénico de Andy Partridge para dedicarse a la minuciosa elaboración en estudio de obras maestras como Mummer (1983) o Skylarking (1986), o de la semidesaparición del grupo en los últimos años, desde que publicaron las dos partes de Apple Venus (1999 y 2000), entre otras cosas porque hace muchísimo tiempo que el grupo que sintetizó el éxtasis en tres letras mucho antes de que existieran las famosas pastillitas no era un grupo como tal, sino el proyecto de Andy Partridge ya solo secundado por Colin Moulding. Pero aprovechemos que se reedita Nonsuch (1992) para recordar aunque sea un par de canciones de otro de sus grandes discos, impecable de principio a fin. Esta reedición viene avalada por una de esas zarandajas: la remezcla en 5.1 (¿a quién le interesa eso?) a cargo de un Steve Wilson que se está poniendo morado de retocar, generalmente para mal, discos que sonaban muy bien como salieron en su momento, con el consentimiento de sus autores, eso sí. Mejor tomemos de la estantería el CD original (o la cotizada edición en vinilo: el disco es de la época en que se suponía que el vinilo estaba caduco y ya no se editaba en ese formato o solo en tiradas escasas) y disfrutemos con su inagotable variedad, su inspiración permanente, su capacidad para mirar de frente, quizás como ningún otro grupo, a la inventiva abierta de miras de The Beatles o de Brian Wilson. De My Bird Performs a The Smartest Monkeys de Then She Appeared a War Dance se despliega toda esa grandeza del pop. Aunque sea en Youtube, disfrutemos de nuevo de la perfección y el vitalismo de The Ballad of Peter Pumkinhead y The Dissapointed, dos inmarchitables singles que de paso nos sirven para recordar el tiempo en que en la tele se veían y se escuchaban buenos videoclips y buena música. Porque si te pones The Ballad of Peter Pumpkinhead a buen volumen y no vibras, es que estás en el lado equivocado del pop.

Artista: VA (Belbury Poly, Magpahi, Delphine Dora y más)
Disco: Folklore of Plants vol.1
Sello: Folklore Tapes
Año: 2017
va - folklore tapes - the folklore of plants vol.i (folklore tapes, 2017) - 001
Esos folkloristas de folk en Folklore Tapes ahora nos presentan The Folklore of Plants Vol.1. Treinta y un (sí 31!!) artistas en este registro, que han investigado, documentado y grabado una pista cada uno para el proyecto. Como era de esperar, les preocupa aquí la historia de la vida vegetal y sus lugares individuales dentro del folclore. Esas son algunas plantas cubiertas, incluidas algunas de mis favoritas: Roble, Salvia, Lavanda, Valeriana … ¿Quizás los tuyos también están allí? Incluye un folleto ilustrado de 40 páginas sobre medicina herbal, folletos de folclore, sobre de semillas y una película de 16 mm. ¡Guauu! Hauntología botánica

Artista: JACKIE SHANE
Disco: Any Other Way
Sello: Numero Group
Año: 2017
Jackie Shane - Any Other Way (2017)
Antes de que existieran personalidades transgénero tan mediáticas como Catlyn Jenner (famosa por haberse desempeñado como atleta durante varios años y por formar parte de una familia de luminarias), Laverne Cox (actriz que saltó a la fama después de participar en la producción de Netflix Orange is The New Black) y Anohni (la reconocida cantante inglesa); la representación de las personas trans en los medios de comunicación, la cultura popular y la música era escasa. Además, si sumamos que el discurso de la identidad de género es reciente y los primeros movimientos de liberación trans se ubican en los setenta con organizaciones comunitarias como STAR, liderada por Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson; ser trans antes del nacimiento de los movimientos de liberación sexual era sinónimo de invisibilización. No obstante, una de la pioneras en ocupar espacios en el terreno de la cultura popular y la música fue Jackie Shane, una cantante afrodescendiente de origen canadiense y estadounidense que logró volverse popular en el R&B en la década de 1960.

Artista: FLICA
Disco: sub:side
Sello: Schole (Japón)
Año: 2018
flica rmeril sch052_sqweb (1)
Euseng Seto, alias flica, comenzó en 2007. En su forma embrionaria, flica incursionó en una mezcolanza de lo acústico y lo electrónico, componiendo melodías de fácil escucha para su álbum debut Windwane & Window. El lanzamiento recibió una abrumadora respuesta de Japón, que resultó en el segundo de la película, Nocturnal, lanzado bajo el sello independiente Schole, con sede en Tokio. Fue durante el período de transición entre su segundo y tercer álbum que Flica comenzó a profundizar en un sonido ambiental más oscuro y emocional. El lanzamiento resultante, Telepatía sueños, fue un enfoque decididamente diferente a la creación musical que el álbum anterior. Más centrado en las composiciones basadas en el diseño de sonido, el álbum fue el punto de madurez de la música. Esto fue también cuando conoció y colaboró con el artista visual Fairuz Sulaiman. FICA, siendo un diseñador de oficio, una persona audiovisual, se inspiró para incorporar más elementos visuales a su live set: crea una sincronización sensorial en sonido y vista. En su encarnación actual, la música es una combinación de electrónica ambiental a través del humor oriental, o como él mismo lo expresó; “Un sonido asiático con elemento experimental”. Para celebrar su décimo aniversario como artista, el nuevo álbum “Sub: side”, que se lanzó el 2 de febrero en Schole, es la síntesis perfecta de las obras anteriores del artista, así como dé un paso adelante centrándose en un enfoque mínimo más lo-fi, una oda sobre la melancolía que puede recordar Boards of Canada o Hakura Nakamura.
https://www.facebook.com/eusengsetoflica/ http://schole-inc.com/ // https://www.facebook.com/schole.music/
Promocion internacional (Romain Méril y Matthieu Burel) :
www.facebook.com/epicerielibre

Artista: DR. ALIMANTADO
Disco: Born for a Purpose
Sello: Keyman
Año: 2017
dr. alimantado Born for a Purpose SC
The Good Doctor celebra 40 años al volver a publicar su clásica canción de 1977. Proporcionó socorro para Johnny Rotten en ese año después de ser golpeado por matones realistas y debería hacer lo mismo para cualquier oreja que lo escuche. Un clásico junto con su pieza de deejay y dubs. Born For A Purpose viene lleno de calidez y energía. La voz en particular es rica en vibraciones. Creado en 1977, el disco viene cargado con una discomix, pasando suavemente de vocal a dub como muchas canciones de antaño. Las letras también son llamativas, los cantantes de respaldo son armoniosos y los cuernos triunfan, elevándose con la voz. Gran mezcla de dub, batería y bajo iluminados entre los ocasionales cuernos y notas de guitarra. La experiencia se completa con una excelente pieza de deejay en el flip. En muchos sentidos, es la melodía de raíces completa, la pieza consciente, pesada, de DJ en la tapa, gran mezcla de dub. Una melodía que uniría a las diversas tribus de amantes del reggae debido a su calidad.
::::