Programa lunes 30 de septiembre de 2024, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: En este episodio revelaremos uno de los actos que están confirmados para el cumple de Perdidos (14 de diciembre, La Perrera), y como siempre mostrando rarezas y joyitas que han aparecido estos últimos meses.

Artista: LOS JERJELES
Disco: Los Jerjeles
Sello: Autogestión https://www.instagram.com/losjerjeles/
Año: 2022

Artista: AMEN DUNES
Disco: Death Jokes
Sello: Sub pop
Año: 2024

Del sitio https://donteatheyellowsnow2.wordpress.com : “Amen Dunes tuvo el punto álgido de su carrera en 2018, cuando publicó ‘Freedom’, un estupendo trabajo al que llegó tras varios discos en los que, poco a poco, fue quitándose la experimentación de encima. De hecho, ‘Love’, el que fue su álbum de 2014, ya dejaba ver un lado mucho más melódico y asequible. Aunque todavía seguía tirando de un sonido un tanto lo-fi. Y ahora, seis años después de su gran obra, cambia de rumbo para entregar un séptimo trabajo en el que utiliza la electrónica para experimentar y tratar de hacer algo diferente. Así que se podría decir que, en lugar de repetir la fórmula que lo llevó al éxito, ha decido volver a la casilla de salida. Las canciones de ‘Death Jokes’ han tenido un recorrido de varios años hasta llegar este 2024. Amen Dunes empezó a escribir estos temas en 2019 inspirándose en la música electrónica con la que había crecido en clubs y raves. Pero claro, poco después llegó la pandemia y, además, Dunes tuvo que lidiar con una enfermedad respiratoria que le hizo perder diez kilos. Además, se mudó de Los Ángeles a Woodstock para formar una familia. Por si esto fuera poco, casi nadie entendió sus métodos poco ortodoxos, de este “enfoque libre, salvaje y autopropulsado”. Así que tuvo que aprender el mismo a hacer muchas cosas de producción. Es más, llegó a tener a 21 colaboraciones, pero la gran mayoría de ellas no terminaron funcionando. ‘Death Jokes’ es una pequeña locura que, sin embargo, funciona la mayor parte del tiempo. Amen Dunes Incorporó sonidos, conversaciones y música robada de YouTube. Además de una entrevista con J Dilla, grabaciones de Type O Negative y Coil, una interpretación de lira de la canción escrita más antigua de la historia de la humanidad, cánticos de protesta, un levantador de pesas que gruñe y fragmentos de stand-up de Lenny Bruce o Richard Pryor. Todo esto unido a un uso de las cajas de ritmos de lo más vasto. Ahí tenemos un tema como “Rugby Child”, donde el ritmo va por un lado y el resto de la canción por otro. O “Predator” y “Solo Tape”, dos cortos instrumentales con un ritmo de lo más loco. Lo bueno, es que Dunes no ha perdido su toque melódico. Así, aunque las canciones son bastante raras, sí que funcionan. Dentro de esta pequeña locura en la que Dunes reflexiona sobre el efecto que ha tenido la pandemia en las personas, también hay hueco para su lado más pop. Así, entre interludios de lo más variopintos, nos encontramos con un corte como “Ian”, que no hubiera desentonado demasiado en su anterior trabajo. Algo que también se podría decir de la emocionante “What i Want”. O de la estupenda “Boys”, que es lo más parecido a un hit que tiene el disco. Y si nos vamos a “Purple Land”, nos encontramos con una canción que, en un principio, iba a ser country, pero la incorporación de una caja de ritmos, una tímida guitarra reggae, y una batería, la convirtió en otra cosa. Aunque el tema más impactante es “Round the World”, ya que, en sus nueve minutos, puedes encontrar jazz, pop, ritmos deconstruidos, o voces extrañas. Y el resultado es molón”.

Artista: ANNELIES MONSERÉ
Disco: I Sigh, I Resign
Sello: Horn of Plenty
Año: 2024

El álbum de Annelies I Sigh, I Resign continúa con su enfoque íntimo e introspectivo, tras el éxito de su anterior LP Mares. Grabado en su casa de Gante durante varios años, el álbum mantiene la cercanía de su predecesor con su enfoque en el teclado y los matices vocales. Aunque tiene sus raíces en el folk y la música antigua, Annelies expande su sonido con piano, órgano, bajo, violonchelo, sintetizador y caja de ritmos, creando un disco contemporáneo pero atemporal. La portada del álbum, que presenta bocetos de Annelies de artistas femeninas de la Edad de Oro holandesa, marca el tono de la exploración de la dinámica de poder y el cuestionamiento de las narrativas históricas de la música. Entre los temas más destacados se incluyen el rítmico “Salt” y la tensa fusión folk/post-rock de “Simple Fractures”. Surge un momento tierno con su versión de “One I Love” de Jean Ritchie, interpretada con su hijo. Suspiro, renuncio es una reflexión conmovedora sobre temas personales y universales, que ofrece un mensaje desafiante de crecimiento y liberación a pesar de la sugerencia de resignación de su título.

Artista: ABSCHAUM
Disco: Quand Viennent Les Serpents
Sello: Macadam Mambo
Año: 2024

Huérfanos de SPECTRUM/SPACEMEN3, achtung!!. Quand Viennent les Serpents (Cuando vienen las serpientes ) es la continuación del codiciado “Moon Tango” de 2017 y parece presentar al cantante abandonando su secreta banda de Lyon a favor de un enfoque solitario que permite a los fans adentrarse más en su mundo personal. El paisaje y el desapego impulsan a Abschaum a nuevas alturas, deslizándose en el aire de sintetizador nocturno y las voces espectrales de “Jin”, que se resuelve en una dulce coda folklórica, antes de viajar a drones que parecen zanfonas y rasgueos cadenciosos que impulsan su ronca voz gálica como una obra de Ben Chasny, y hasta la extensión de 12′ de “Assis dans l’herbs”, donde medita sobre motivos quejumbrosos al estilo de Göttsching y un pulso cardíaco en reposo y polvoriento.

Artista: MASAYA OZAKI
Disco: mizukara
Sello: Laaps
Año: 2024

Mizukara es el cuarto lanzamiento del artista japonés afincado en Nueva York e Islandia, Masaya Ozaki. Basado en la exploración de lo efímero y lo delicado, Mizukara no intenta impresionar sonoramente, sino sumergir al oyente en un camino privado y personal hacia el sonido. El estudio de lo cotidiano y de cómo los entornos acústicos nos habitan y nos dan forma no son ideas nuevas para crear paisajes sonoros. En las investigaciones de Ozaki sobre estas ideas, estamos expuestos a una continuidad entre el yo y el entorno. En casi todas las composiciones, la periferia se convierte en el centro y el centro se difumina continuamente en un esfuerzo por sintonizar con el entorno de cada pieza. En “Opið Rými” escuchamos objetos esparcidos por el suelo, pero no podemos estar seguros de dónde se encuentran acústicamente el piano y la flauta. Los cuerpos de sonido se vuelven co-dependientes en el microcosmos de la pieza y se nos desafía a reflexionar sobre cómo funcionan el primer plano y el fondo en este caso, pero también en general. En piezas como “Evening Regions” y “Siskin”, la escasez conduce a la amplitud, la amplitud conduce a la reflexión y la reflexión conduce al desapego. La experiencia de Ozaki del paisaje islandés está bellamente grabada en las secuencias repetitivas que forman el hilo conductor de cada pieza. Como las líneas de montañas vistas desde lejos durante la puesta de sol, prestamos atención al primer plano como una sombra continua y repetitiva y al fondo como un horizonte abierto y cálido.
::::

Podcast Programa lunes 23 de septiembre de 2024

DESCARGA(lunes 23): Aquí o https://www.mediafire.com/perd240923.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 23 de septiembre de 2024, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: Desde finas canciones de popfolk donostiense, hasta lounge/jazz cinemático de hace 50 años y más.

Artista: ELENA SETIEN
Disco: Moonlit Reveries
Sello: Thrill Jockey
Año: 2024

Del sitio www.mondosonoro.com “En la música, el concepto de experimentación -y su lista interminable de sinónimos- muchas veces es esgrimido bajo el mismo sentido que contenía el irreverente poema de Ángel González, lanzado contra aquellos bardos que se prueban metáforas como sostenes con el único fin de verse grácil ante el espejo y conseguir la instantánea admiración del observador. Sin embargo, hay para quienes ese osado término es parte consustancial a la propia naturaleza de su propuesta, como en el caso de Elena Setién. Una biografía, personal y artística, marcada por una acumulación de aprendizajes, alimentada tanto de sus diversas residencias en el mapamundi como de un currículum al que se suma el dominio de la música clásica y su participación en combos asociados al jazz, que desemboca con total lógica en una manera fascinante y particular de acometer el pop. Un lenguaje que observa bajo una continua regeneración en cuanto a absorber circunscripciones genéricas variadas o ubicándolo en espacios temporales presentes. Una difuminación de fronteras que nos sitúa sobre un mapa delineado por un característico entorno tenso pero exhibido con sutilidad. Particularidades de una carrera que en su nuevo disco también señalan a su propio germen inspiracional, encontrado en la fascinación de la donostiarra por los latidos rítmicos del batería de Wilco, Glenn Kotche , agrupados en su serie “A Beat A Week”. A partir de ese entusiasmo, la colaboración entre ellos, sumada a la de su habitual compañero en las labores técnicas de grabación, Mikel Azpiroz, configura el eje vertebrador de un álbum que inevitablemente acoge un relativo mayor dinamismo. Aligeración del paso en la que también ostenta un papel esencial el intercambio de su habitual instrumento prioritario, el piano, por las seis cuerdas, una nueva afinidad espoleada por el conocimiento, previa recomendación de Steve Gunn, de la obra de Bridget St. John, de la que toma esa noción de reposo y espacialidad para terminar de perfilar sus actuales canciones. Elementos que entablan una relación lo suficientemente fértil como para definir con precisión identificativa un trabajo que pese a ello en ningún momento deja de ser un eslabón más en el reconocible y admirable terreno conquistado por Elena Setién a lo largo de estos años”.

Artista: FAUST
Disco: Momentaufnahme III
Sello: Bureau B
Año: 2024

A continuación de Momentaufnahme I y II, este es un tercer compendio de curiosidades, recortes y versiones alternativas, seleccionadas del mismo período. Los fanáticos de Faust, Faust So Far y The Faust Tapes estarán familiarizados con parte de este material, pero hay mucho aquí para sostener e incluso expandir el mito de la febril misión de los alemanes de reconstruir la música rock para una nueva era. Firmemente en el espíritu del estilo collage de 1973 The Faust Tapes en particular, Momentaufnahme III contiene algunas pistas publicadas anteriormente junto con numerosos fragmentos inéditos de travesuras sonoras. Es evidente que Faust se lo estaba pasando genial en Wümme, y su contagioso entusiasmo por desafiar el sistema sónico sigue siendo un deleite estimulante. Siguiendo el ruido ya no krautrock de Giggy Smile (que apareció por primera vez en Faust IV de 1973), Don’t Take Roots es el momento clave aquí. Un derroche obtuso de diálogos cortados, metralla electrónica e instrumentos disparados, explica el espíritu de Fausto tan claramente como lo permite.

Artista: VANESSA BEDORET
Disco: Eyes
Sello: Scenic Route Records
Año: 2024

Magnífico debut de dream-pop discreto de la cantautora de formación clásica Vanessa Bedoret, un ramo atemporal de éxtasis y baladas helado con cuerdas cortantes y electrónica inastillable, uno para los fans de Wild Adoration, Seefeel, Oï les Ox, Flora Yin Wong. Bajo el paraguas del sello Scenic Route de Londres, ‘Eyes’ representa el primer disco en solitario completo de Vanessa Bedoret después de comienzos tentativos con James Marrs y Severin Black de Fat White Family desde 2020. Llega prácticamente completamente formada a partir de una formación clásica que le dio paso a temporadas en bandas de punk y música de club, mientras fomenta pasiones que van desde la ópera hasta el black metal. Todo ese estilo es evidente en los arreglos de Bedoret, pero transmutado con un sentido personalizado de emoción y dramaturgia, creando material digno de desmayarse, fruncido con una disciplina clara y una visión lúcida.

Artista: V/A
Disco: European Primitive Guitar (1974-1987)
Sello: NTS
Año: 2024

Ya habrás oído hablar de American Primitive, y NTS hace el trabajo pesado aquí, recopilando respuestas a las ideas de John Fahey y algunos experimentos paralelos de toda Europa. Es un material ingenioso y visionario que traza líneas indelebles entre la música de guitarra estadounidense y sus raíces, desde el flamenco y el folk hasta las formas litúrgicas. Durante la década de 1950, el guitarrista estadounidense John Fahey desarrolló una técnica de estilo de dedos que llamaría “guitarra primitiva estadounidense”. Tomando ideas del folk, el blues y el jazz, eliminando los acompañamientos habituales (como voces y batería) y reimaginando estos sonidos con la ayuda de la filosofía del minimalismo del siglo XX y la música clásica indostánica, Fahey fue responsable de un cambio estilístico radical. Sus mareas todavía se pueden sentir hoy en la música ambiental, la improvisación libre, la nueva era y más allá; es difícil imaginar que artistas como Bill Orcutt y Jim O’Rourke hubieran llegado a las mismas conclusiones sin el crucial trabajo preliminar inicial de Fahey. Como era de esperar, el enfoque innovador desarrollado por Fahey y sus compañeros tuvo un grave impacto en los guitarristas europeos; Aaron Angell, Bruno Halper y Samuel Strang han estudiado el período comprendido entre 1974 y 1987 no sólo para recopilar las respuestas a los sonidos hibridados de Fahey, sino también para recopilar obras que excavaron un territorio artístico similar de forma independiente.

Artista: BASIL KIRCHIN
Disco: Assignment Kirchin
Sello: Trunk
Año: 2024

Encantadores instrumentos sinfónicos de lounge jazz de finales de los 60 interpretados por los mejores de Hull aparecen por primera vez en Trunk, repletos de una destacada canción extra. ‘Assignment Kirchin’ captura al baterista convertido en líder de banda, compositor de bandas sonoras y explorador de vanguardia en su apogeo del jazz, después de sus viajes por la India y antes de producir planos para música ambiental experimental. La banda sonora de ‘Assignment K’ de la primera mitad muestra a Kirchin en su forma más opulenta y elegante, pero dejando espacio para sutiles florituras experimentales y el funk como su secuencia de spy funk en la pista 6, el sórdido suss de la pista 9 y un bono destacado. canción protagonizada por un vocalista no acreditado y seguramente paralela al trabajo de sus ídolos del jazz al otro lado del Atlántico. En la banda sonora de ‘Strange Affair’ de la segunda mitad, Kirchin estira sus piernas experimentales con una aceptación natural de motivos y arreglos de jazz modales y espirituales a lo largo de sus nueve pistas de cuerdas hinchadas, flautas libres y sofisticados ritmos afrolatinos que subrayan maravillosamente el remolino de ‘ Strange Affair 2’ y pululan y titubean en ‘Strange Affair 5’, o se mezclan con algo así como un precedente opulento para los estilos minimalistas de Nueva York Arthur Russell & Peter Zummo o Steve Reich en la señal de ‘Strange Affair 7’.
:::::

Podcast Programa lunes 16 de septiembre de 2024

DESCARGA(lunes 16): Aquí o https://www.mediafire.com/perd240916.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/