DESCARGA(lunes 16): Aquí o https://www.mediafire.com/perd241216.mp3
Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Perdidos en el Espacio | 22:00 hrs por Radio Universidad de Chile
Tanta música nueva, tan breve la existencia para darse cuenta.
DESCARGA(lunes 16): Aquí o https://www.mediafire.com/perd241216.mp3
Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Bitácora: Un crooner que pronto visitará tierras santiaguinas, unos japos frikis delirantes. Otro japo del jazz pretérito . Bloque suicida con la participación de otro japo (chuuu, esta edición está cargada a la casa del sol naciente). El Congo contemporáneo se hace presente en Perdidos y cerramos con pop bajado susurrado.
Artista: TINDERSTICKS
Disco: Soft_Tissue
Sello: City Slang
Año: 2024
En una época donde la inmediatez y lo efímero parecen dominar, surge ‘Soft Tissue’, el decimocuarto álbum de estudio de Tindersticks. Este trabajo se presenta como un oasis de contemplación en medio del frenesí cotidiano, invitando al oyente a sumergirse en un universo sonoro meticulosamente elaborado. La banda británica, con más de tres décadas de trayectoria, demuestra una vez más su capacidad para evolucionar sin perder su identidad característica. El álbum se abre con ‘New World’, una pieza que establece el tono para el resto del disco. Los arreglos de metales, cortesía de Julian Siegel, se entrelazan con la voz aterciopelada de Stuart Staples, creando un contraste que sugiere tanto esperanza como incertidumbre. Esta dualidad se mantiene a lo largo de todo el álbum, reflejando quizás la complejidad de navegar por un mundo en constante cambio.
El punto álgido del álbum llega con ‘Always a Stranger’, una pieza que crece gradualmente en intensidad emocional y musical. La contribución de Terry Edwards en la trompeta añade una capa adicional de dramatismo, mientras que las voces de fondo proporcionan un contrapunto perfecto a la interpretación principal de Staples. La letra, con líneas como ‘Oh life, breathe through me / As this light falls, My love is in flames’, captura un sentimiento de alienación y anhelo que resuena a lo largo de todo el disco.
Artista: MELT-BANANA
Disco: 3+5
Sello: A-Zap
Año: 2024
El dúo japonés de hardcore/ruido-rock Melt-Banana regresa nueve años después de su último álbum, con un proyecto que desafía todo lo que creemos saber sobre el hardcore. Ha pasado un tiempo desde que Melt-Banana nos honró con un nuevo álbum. Sentando las bases de su estilo de noise-rock japonés en 1992, desde entonces, la banda ha seguido desafiando todo lo que creemos saber sobre el hardcore. Recuperándose casi una década después de su último álbum, 3+5 ve a la banda recuperar sensibilidades frenéticas similares a Return of 13 Hedgehogs, al mismo tiempo que prueba los terrenos para un juego más experimental. A pesar de su falta de nuevos lanzamientos, la banda se ha mantenido activa dentro de la industria de la música, realizando giras incansablemente. El lanzamiento oficial de su sencillo debut del año en junio, “Flipside”, proporcionó el primer adelanto de lo que se puede esperar de 3+5. Melt-Banana, formado por la frontwoman Yasuko Onuki y el guitarrista Ichiro Agata, no es un proyecto hardcore al uso. Entre los dos, han logrado crear un universo abstracto de canciones de noise-rock oscuras. Al describir su paisaje sonoro, pocas palabras vienen a la mente: vibrante, vanguardista y de vanguardia. A lo largo de los años, las herramientas que han utilizado para crear su sonido han sido nada menos que cinematográficas.
Artista: NORIO MAEDA & ALL-STARS
Disco: Rock Communication Yagibushi
Sello: Wewantsounds
Año: 2024
Aunque la escena del jazz japonés se revaloriza constantemente, sigue siendo un territorio desconocido, un lugar en el que hay que andar con cuidado en lugar de precipitarse. Sin embargo, esta precaución adicional tiene sus ventajas, como el redescubrimiento constante incluso de los lanzamientos más pequeños. El hecho de que “Rock Communication Yagibushi” no fuera una gran producción se ilustra mejor con el hecho de que la mayoría de los músicos solo se pueden escuchar en esta joya ahora muy buscada. Afortunadamente, el sello francés WeWantSounds ha vuelto a cavar profundamente en el campo minado de las reediciones japonesas, ya que los originales eran simplemente demasiado caros. Esto nos da una idea de esta curiosidad, que combina felizmente un sonido de jazz ajustado y pulido con música folclórica japonesa. El Yagibushi, que adorna tanto el título como la primera pista, es una danza folclórica de la isla principal de Honshu que solo se encuentra en unas pocas regiones. Aquí se transforma en una pista de funk de gran banda de primera clase. En general, todo es cuestión de virtuosismo (modo cliché japonés: activado) y cuando la guitarra eléctrica toma el centro del escenario durante 16 compases en »Sado Okesa« de Kiyoshi Sugimoto, ¡sabes por qué deberías seguir investigando en Japón!
Artista: AKIRA KOSEMURA & LAWRENCE ENGLISH
Disco: Selene
Sello: Temporary Residence Limited
Año: 2024
Continuando una colaboración que comenzó con un EP para recaudar dinero para apoyar las labores de socorro tras el terremoto que azotó Japón a principios de este año, Akira Kosemura y Lawrence English acaban de lanzar su primer álbum de larga duración juntos. Selene, cuyo nombre deriva de la diosa que personifica la luna en la mitología griega, muestra a estos dos artistas altamente talentosos expandiendo la alquimia que idearon en Memorizing the Sea / From Upon the Soil en una búsqueda sonora para expresar el “deseo persistente por aquello que se encuentra más allá” y ofrecer “un himno especulativo a las visiones de las zonas celestiales que se derraman siempre hacia afuera”. Kosemura, por supuesto, es un prolífico compositor y pianista afincado en Tokio que ha creado música para cine, teatro, televisión, juegos y anuncios, además de sus propias grabaciones en solitario y la gestión de Schole Records, mientras que English, afincado en Brisbane, es una de las luminarias de la escena ambiental como artista de grabación, intérprete en vivo y curador del sello Room40. La música que han creado juntos se convierte en un fascinante espacio liminal que se cierne entre la expresividad de las formas compositivas y las elusivas abstracciones de la experimentación ambiental.
Artista: TITI BAKORTA
Disco: ‘Molende’
Sello: Nyege Nyege Tapes
Año: 2023
Titi Bakorta casi no lo logra. Nacido y criado en Kinshasa, el multiinstrumentista congoleño se dirigía a Uganda cuando se cayó del barco mientras atravesaba el poderoso río Congo. Incapaz de nadar, Bakorta fue salvado por un amigo que lo arrastró hasta la ciudad más cercana, Kisangani, donde inesperadamente conoció al cantante local Dancer Papalas. Pronto estaban tocando juntos en bandas, viajando por los continentes y estableciéndose en Tanzania, Sudán del Sur y Dubai; incluso aparecieron frente a General Defao, el querido vocalista congoleño que lideró las legendarias bandas de soukous Grand Zaiko Wawa, Choc Stars y Big Stars. Ahora afincado en Kampala, Bakorta ofrece su propia visión única de los sonidos pop y folk congoleños, tejiendo elementos tradicionales a través de un entramado psicodélico de loops de guitarra, voces destrozadas y ritmos excéntricos de beatbox en su primer álbum de larga duración. En “Kop”, Bakorta transforma los chasquidos de los bloques de madera en desenfoques tartamudeantes, gimiendo emocionalmente sobre riffs vibrantes y extraños y teatrales destellos de xilófono. Sigue siendo música pop en cierto nivel, pero curvada alrededor de la difícil narrativa personal de Bakorta: hay una sensación de que todo podría desmoronarse en cualquier momento, pero todo tiene sentido, reforzado por la inteligencia de producción contemporánea y segura de sí misma de Bakorta. “Elles Vais” es más etérea, con voces celestiales soukous que flotan sobre tambores electrónicos ajustados. Los ecos enredados de la guitarra se superponen entre sí como tapices densos y tejidos, contrastando perfectamente con el pulso urgente y enérgico de Bakorta. Ocasionalmente, trasciende por completo, como en “Molende”, donde sus cantos y frases revolotean prolijamente entre la música de alabanza y el R&B contemporáneo. “Apresurándome, apresurándome, apresurándome, todos los días me apresuro”, canta una voz angelical sobre punteos de guitarra eléctrica y coros en bucle con AutoTune.
Artista: KEVIN
Disco: Laundry
Sello: Motion Ward
Año: 2024
Motion Ward sigue creciendo con un disco de folk terrenal de Ben Bondy y Mister Water Wet. Cuanto más se adentran en sus carreras Ben Bondy e Iggy Romeu, más se alejan de la música chillout por la que alguna vez fueron conocidos. Romeu, que vive en Kansas City, empezó a organizar fiestas y lanzar temas de baile como Norrit a finales de los años 2000. Recientemente, ha adoptado el collage de sonidos poco convencionales, el jazz y la música americana como Mister Water Wet. Bondy encontró su lugar en una esfera que órbita alrededor de artistas como Special Guest DJ y Purelink. Desde 2020, ha demostrado un dominio impresionante del IDM melódico y desagradable. Bondy y Romeu se han unido para un proyecto llamado Kevin, que poco a poco fue cobrando vida a lo largo de tres años. El debut del dúo, Laundry, llega a través de Motion Ward y no se parece a nada que el sello de Los Ángeles haya publicado antes. La voz agridulce de Bondy impulsa el disco, que parece tan en deuda con Alex G como con Huerco S. Es gratificante escuchar a dos artistas electrónicos de izquierdas retroceder a un terreno comparativamente sencillo, creando música folk sin peso.
:::
DESCARGA(lunes 9): Aquí o https://www.mediafire.com/perd241209.mp3
Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Bitácora: El shoegaze ensoñador vuelve a dar el puntapie inicial en Perdidos, folklore eskerra luego, sintes crepusculares hipnóticos, la casa del sol naciente vuelve a inundar Perdidos gentileza de wewantsounds, experimentación en cuerdas se debaten entre el penúltimo y último bloque. Y este próximo sábado 14….
Artista: CLINIC STARS
Disco: Only Hinting
Sello: Kranky
Año: 2024
Oficialmente ya no es verano, al menos en el hemisferio norte. A medida que los días se vuelven más fríos y sombríos, es apropiado combinar el clima con una banda sonora atmosférica, y Clinic Stars tiene el álbum perfecto para ofrecer. Only Hinting, su LP debut, es un hermoso sueño slowcore cargado de texturas, que ofrece paisajes difusos en los que los oyentes simplemente se disuelven. Originarios de Detroit, Michigan, conocido por dar a luz a importantes precursores del punk como The Stooges y MC5, así como al legendario sello Motown, Clinic Stars parece tomar más de grupos de dream pop británicos como Cocteau Twins. Sin embargo, casi definitivamente también han sido influenciados por los shoegazers de Michigan Loveliescrushing, a veces permitiendo que su paleta instrumental celestial se hunda en paredes puras de ruido reverberante. El legado de estas bandas ha perdurado en gran parte de la música indie contemporánea, pero solo hay un puñado de bandas modernas que realmente capturan el espíritu del slowcore y el shoegaze etéreo de los 90, y Clinic Stars es una de ellas. Formada por Giovanna Lenski y Christian Molik, la pareja sabe exactamente cómo crear paisajes sonoros de otro mundo que llevan al oyente a otro plano, donde todo es un poco confuso pero, al mismo tiempo, la vida se vuelve un poco más clara. Al escuchar Only Hinting, obtienes una sensación de claridad. A pesar del anhelo, el deseo de escapar y el dolor que trae la vida, si todo puede sonar así de hermoso y perturbador, seguramente todos lo lograremos. El álbum se escucha mejor tocado completo de principio a fin, permitiendo que cada canción se mezcle con la siguiente mientras los mantos de sonido se superponen.
Artista: PASCAL GAIGNE
Disco: Iguzki Hauskara
Sello: Hegoa
Año: 2024
Iguzki Hauskara de Pascal Gaigne combina a partes iguales la tradición oral del folk vasco, la guitarra española y composiciones clásicas contemporáneas minimalistas. Maravillosamente inquietante, maravilloso y expansivo, este disco habla al espíritu. Un documento atemporal que se adapta a situaciones y escenarios que existían mucho antes de que se hiciera este disco. Un momento crucial en la carrera de Pascal, la máxima recomendación posible para los fans de los instrumentistas homólogos de los años 80 como Luis Paniagua, Soft Verdict de Wim Mertens, Albert Giménez o Pep Llopis”. Pascal Gaigne, nacido en Francia en 1958 e instalado en San Sebastián desde 1985, es un músico con una amplia trayectoria componiendo música para películas. Ha compuesto para más de 50 películas, ha ganado 16 premios (incluido un premio Goya, equivalente a los Oscar españoles) y ha tenido 15 nominaciones. Ha trabajado con algunos de los directores noveles más interesantes del cine español (Víctor Erice, Icíar Bolláin, Salvador García Ruíz, Daniel Sánchez Arévalo, Montxo Armendáriz), y directores extranjeros como Francia (Le cou de la girafe), Finlandia (Matka Edeniin) o Cuba (Omerta). En los inicios de su carrera, antes de dedicarse al cine, colaboró con algunos de los artistas y voces más interesantes de la corta historia de la música folk vasca, entre ellos la conocida Amaia Zubiria (ver los dos discos que hizo con ella “Egun Argi Hartan” y “Kolorez eta Ametsez”), así como con el vanguardista del canto tradicional vasco Beñat Achiary. Junto a Amaia y Beñat creó “music pour le ballet du Iguzki Hauskara”, un álbum completo de composiciones realizadas para el grupo de ballet vasco francés de los años 80 “Ekarle”. Originalmente lanzado solo en casete en 1984, ahora lo reedita Hegoa e incluye tres piezas inéditas extraídas de un segundo álbum que nunca se publicó.
Artista: SALOLI
Disco: Canyon
Sello: Kranky
Año: 2023
Del sitio https://urbe01.net “Los primeros acordes en “Waterfall”, el primer corte del álbum Canyon, de Mary Sutton, bajo su alias artístico Saloli, es la invitación a un viaje de flujo sonoro por los desmelenados meandros de la naturaleza, de la mano de su sintetizador. La peculiaridad de la música de Saloli, en su nuevo álbum, publicado este 2023 en el sello Kranky, es el uso orgánico del sintetizador, con una estructura simple, en una clave melódica ambiental y texturas etéreas. Esta joven artista, residente en Portland, Oregon, Estados Unidos, entrega una sólida exploración de las posibilidades de síntesis, seis años después de si primer álbum, The deep end, y de sus dos anteriores trabajos: The Island: Music For Piano Vol. 1 (2021) y Ghosts: Music For Piano vol. 2 (2022), aclamados por la crítica especializada. Su álbum Canyon es una especie de homenaje al entorno natural y tradiciones culturales que la circundan, en consonancia con su propuesta musical, de gran originalidad y belleza, con ocho piezas confeccionadas a partir de capas de sintetizadores orgánicos, que se combinan para crear paisajes sonoros evocadores, de profunda sensibilidad estética, que inspiran una sensación de calma y serenidad, y texturas emparentadas con atmósferas de misterio y asombro, elementos que le confieren la consideración como una de las compositoras más importantes de la música electrónica actual, que le ha llevado a escenarios emblemáticos como los festivales Sónar, el Primavera Sound y el Mutek.”
Artista: YOSHIKO SAI
Disco: Mangekyou
Sello: wewantsounds
Año: 2024
Nuevamente Matt. Del sello wewantsounds, nos remite esta primicia, que solo da a luz en esta edición de lunes 9. La esperada reedición internacional del clásico de culto de 1975 de Yoshiko Sai, Mangekyou (Kaleidoscope), producido por el reconocido compositor Yuji Ohno, ya está aquí. Este codiciado álbum de funk-folk, que anteriormente no estaba disponible fuera de Japón, captura la voz etérea y la composición poética de Sai, superpuestas a los exuberantes arreglos funky de Ohno. La música combina temas con ritmo de medio tiempo como “Yoru No Sei” con baladas atmosféricas como “Tsubaki Wa Ochita Kaya”, creando un paisaje sonoro de ensueño pero con los pies en la tierra. La producción magistral de Ohno eleva el álbum, entrelazando instrumentos tradicionales japoneses como el shakuhachi y el biwa en la mezcla, agregando profundidad cultural a las texturas ya ricas. El audio remasterizado resalta los intrincados detalles de esta hermosa fusión de folk y funk, dándole a Mangekyou una calidad atemporal. Considerado durante mucho tiempo un tesoro en la escena musical japonesa de los años 70, las copias originales de Mangekyou se han vuelto raras y muy valiosas, lo que hace que esta reedición sea un lanzamiento importante para coleccionistas y nuevos oyentes. Acompañada de ilustraciones originales y nuevas notas de Paul Bowler, esta primera edición internacional ofrece la introducción perfecta al misterioso y reverenciado sonido de Sai, lo que permite que su música sea descubierta y apreciada en todo el mundo.
Artista: EZRA FEINBERG
Disco: Soft Power
Sello: Tonal Union
Año: 2024
Soft Power: psicodélico, bucólico y juguetonamente minimalista. Feinberg ha pasado del rock psicodélico a un romanticismo hipnótico que nos invita a compartir sus pulsos suaves y su belleza conmovedora. Ezra Feinberg llamó nuestra atención hace unos 20 años como líder del colectivo Citay, con sede en San Francisco, cuyas exploraciones aturdidas inspiradas en los Beach Boys fueron fundamentales para una escena indie psicodélica que floreció en el norte de California en ese momento. En los últimos años se ha mudado al otro lado de los Estados Unidos y ahora es un psicoanalista en ejercicio en el valle del Hudson de Nueva York. Todavía hace música (este es su tercer álbum en solitario), aunque los elementos “rock” se han ido eliminando poco a poco de su vocabulario, dejando solo un romanticismo hipnótico y psicodélico que utiliza guitarras acústicas, pianos eléctricos, vibráfonos, flautas, arpas y suaves drones de sintetizador. Feinberg fue un colaborador clave en el álbum Zebra de Arp en 2018, y gran parte de Soft Power (lanzado el 31 de mayo) se nutre del mismo espíritu: terapéutico, ambiental, minimalista y lúdico. En la canción de apertura, Future Sand, Feinberg toca una guitarra folklórica con un clawhammer mientras el flautista David Lackner se eleva por encima de todo, recordando la belleza bucólica conmovedora de la música de John Cameron y Harold McNair para Kes. Pose Beams es una pieza de minimalismo suavemente palpitante, en la que participan músicos de drones de ideas afines como Robbie Lee y Jefre Cantu-Ledesma. The Big Clock es una epopeya kosmiche de ocho minutos, con la voz procesada de la soprano operística Britt Hewitt. Lo mejor de todo podría ser el tema de cierre, Get Some Rest, una hermosa pieza pastoral en 6/8 donde el arpa de Mary Lattimore se entrelaza a la perfección con Fender Rhodes, guitarra acústica y flauta.
Artista: ELORI SAXL
Disco: Drifts and Surfaces
Sello: Western Vinyl
Año: 2024
El segundo álbum de larga duración de la compositora Elori Saxl es el resultado de tres encargos distintos: dos para conjuntos de percusión que Saxl procesa en acordes acuáticos y uno para saxo barítono y marimba de cristal.
Después de su exitoso álbum de 2021 ‘The Blue of Distance’, que se basaba en grabaciones del Lago Superior, Saxl quería considerar diferentes formas de interpretar el tiempo que vivió en Madeline Island, que se encuentra en el lago. Third Coast Percussion de Chicago le pidió que escribiera ‘Drifts I’, e imagina el movimiento constante del agua convirtiendo las pequeñas fluctuaciones de los tambores en ondas líquidas y prolongadas de sonido armónico. Es difícil incluso detectar dónde comienzan y terminan los tambores, y se han desvanecido aún más en el éter en ‘Drifts II’, una pieza que Saxl escribió para el trío de Brooklyn Tigue. Aquí, los redobles de caja se convierten en chapoteos melancólicos y fríos de ambiente que se congelan y se agrietan como el hielo en la superficie del agua.
La pieza final, “Surfaces”, fue encargada por el Museo Guggenheim junto con la retrospectiva de Alex Katz en 2022. El grupo, compuesto por Henry Solomon en saxofón barítono, Robby Bowen en marimba de cristal y Saxl, se inclina por tonos ligeros y reflexivos inspirados en el enfoque de mentalidad presente del pintor pionero. La obra de Katz aborda la percepción óptica de “cosas que pasan rápidamente”, como la liminalidad del anochecer cuando los contornos de un objeto comienzan a volverse confusos. “Las formas en que nuestra percepción de las cosas cambia no porque ellas cambien sino porque nosotros cambiamos”, explica Saxl, involucrado en un estudio sonoro similar a las cadenas montañosas teñidas de azul que impulsaron The Blue of Distance. “Quería que estos cambios realmente menores se sintieran dramáticos, para reflejar el movimiento imaginado en sus pinturas”.
:::::